Once galerías argentinas participan de la Semana del Arte de Ciudad de México 2024

Fuente: Télam – Once galerías argentinas participarán de la Semana del Arte de la Ciudad de México, que reunirá del 7 al 11 de febrero diferentes ferias como Zona Maco, Material y Salón ACME, informó Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte.

Nora Fisch, Pasto Galería, _vigilgonzales, Revolver Galería, María Casado Home Gallery, Galería Sendrós, Quimera, OdA Oficina de Arte, Rolf Art, W—galería y Tramo son las galerías que participan de las diferentes ferias de arte contemporáneo en la Ciudad de México.

Zona Maco, que celebra su 20 aniversario, es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y tendrá lugar del 7 al 11 de febrero en el Centro Citi Banamex, donde participarán cinco galerías argentinas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

Allí se verán obras de los artistas Pabli Stein y Cartón Pintado (Quimera) mientras que Tramo participa con un solo Show de Julián Prebisch y la galería Rolf llevará la obra de Mapa Teatro y de Verónica Meloni.

Además, W (ex Walden) mostrará trabajos de Chonon Bensho, Magali Lara, Mónica Mayer y Christian Salablanca Díaz, mientras que OdA Oficina de arte exhibirá producciones de las artistas  Ángela Copello, Yuyo Gardiol y Fabiana Barreda.

La feria Material, en tanto, celebra diez años del 8 al 11 de febrero en Expo Reforma, en el barrio Juárez de la Ciudad de México, donde participarán Pasto Galería, con obras de Iosu Aramburu, Federico Cantini y Santiago Licata, así como Revolver Galería con obras de Alberto Borea, José Carlos Martinat, Jorge Eielson, Jerry B. Martin, Gladys Alonzo, Luis Enrique Dela-Koort, F. Tibiezas Dager y Ana Lucía García Hoefken.

Por su parte, vigilgonzales exhibirá a Karina Skvirsky, José Luis Martinat y Gonzalo Hernández. Por último, Nora Fisch presentará obras de Fernanda Laguna, Guzmán Paz y Juan Tessi.

El Salón ACME, dedicado a creadores emergentes, albergará a la galería Maria Casado, con un solo show de la artista Lola Goldstein y además el artista Bruno Gruppalli fue seleccionado en la sección Convocatoria. Por otra parte, Sendros presenta una serie de dibujos de El Pelele en la sección de Proyectos Invitados.

Meridiano, junto a la Dirección de Promoción de Exportaciones de Servicios Basado en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes de la Cancillería Argentina, y la Embajada Argentina en México, realizará una misión comercial en la Semana del Arte de México, detalló el comunicado.

Dos activistas arrojaron sopa contra “La Gioconda” en el Louvre de París

Fuente: Infobae – La obra maestra de Leonardo da Vinci estaba protegida por un cristal. En mayo de 2022 ya le habían lanzado un pastel de crema.

Dos activistas ecologistas arrojaron el domingo sopa sobre “La Gioconda” (siglo XVI), la obra maestra de Leonardo da Vinci expuesta en el Louvre de París, cuyo lienzo original está protegido por una capa de cristal.

Las dos mujeres, que fueron filmadas durante su acción que duró casi dos minutos, arrojaron la sopa de color naranja y rápidamente pasaron por debajo de las barreras que rodean el cuadro.

“¿Qué es lo más importante? ¿El arte o el derecho a una alimentación sana y duradera? Nuestro sistema agrícola está enfermo”, gritó una de las activistas.

(Captura de pantalla)(Captura de pantalla)

“La Gioconda”, considerado el lienzo más famoso del mundo y también conocido como la Mona Lisa, fue recientemente objeto de otro acto vandálico cuando en mayo de 2022 le arrojaron una torta de crema, pero el grueso cristal que la protege evitó que sufriera daños.

Los cristales en las obras de arte del Louvre comenzaron a aplicarse en 1907, luego de que una mujer acuchilló un lienzo de Ingres en nombre del anarquismo. Así, desde entonces, las grandes piezas del espacio parisino son protegidos por “vidrios de diamante” de la casa Saint-Gobain, la misma que desarrolló los cristales de la famosa pirámide inaugurada en 1988.

El vidrio sobre “La Gioconda”, cuya cotización estimada ronda los USD 2.5 billones, se instaló en 2005.

Visitantes ante el cuadro La Gioconda, de Leonardo da Vinci, en el Museo del Louvre en París. (EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)Visitantes ante el cuadro La Gioconda, de Leonardo da Vinci, en el Museo del Louvre en París. (EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Desde ese mismo año el cuadro se encuentra alojado en el Salón de los Estados, donde tiene una pared para ella sola, junto otras pinturas venecianas notables como “Las bodas de Caná” de Veronese. Está separada del público por estrictos protocolos de seguridad, por lo que nadie nota el medio millón de craquelures, pequeñas grietas, que surcan la pintura. Llegó allí tras haber pasado por la Sala Rosa y la sobrecargada Sala Carré, donde estuvo ausente durante dos años tras el famoso robo, ocurrido el 21 de agosto de 1911, del italiano Vicenzo Peruggia.

Un robo y varios ataques

Sin dudas, “La Gioconda” debe su fama no tanto a su composición pictórica, porque incluso Leonardo ha realizado retratos superiores como “La dama y el armiño”, sino a la publicidad que alcanzó tras el robo de Peruggia.

Durante los dos años que desapareció, la obra salió un sinfín de veces en los principales medios del mundo, los periódicos ofrecieron recompensas y recibieron miles de cartas con supuestos sospechosos. Incluso, se llegó a arrestar a Pablo Picasso por el robo. Peruggia cayó cuando quiso vender la obra en Florencia y el regreso de la pintura fue todo un acontecimiento. Durante su ausencia, los visitantes inundaron los pasillos del Louvre para ver el hueco que había dejado la pintura.

Funcionarios en torno a "la Gioconda" a su regreso a París, el 4 de enero de 1914 tras el robo de Peruggia (Foto de Paul Thompson/FPG/Archive Photos/Getty Images)Funcionarios en torno a «la Gioconda» a su regreso a París, el 4 de enero de 1914 tras el robo de Peruggia (Foto de Paul Thompson/FPG/Archive Photos/Getty Images)

En otros ataques, en 1956, un hombre lanzó ácido al cuadro dañando la parte inferior del mismo y a finales de ese mismo año, un pintor procedente de Bolivia, llamado Ugo Ungaza Villegas, tiró una piedra contra el óleo, lo que también provocó un ligero daño.

En el ‘74, en un viaje al Museo Nacional de Tokio, una mujer le arrojó pintura roja, como protesta por la ausencia de accesos al museo para personas discapacitadas, y en 2009, una mujer rusa, enfurecida por la denegación de su solicitud de ciudadanía francesa, le arrojó una taza de cerámica comprada en la tienda del Louvre.

Aniversario: Munch, el hombre que pintó gritos y emociones

Fuente: BAE – A 80 años de su muerte, el artista noruego sigue vigente en exposiciones y películas que lo tienen como protagonista.

Inspirador de emociones compartidas como los emoticones creados a partir de su célebre cuadro «El grito», el gran pintor noruego Edvard Munch mantiene invicta su presencia tan universal como los temas reflejados en sus pinturas y grabados sobre el amor, la angustia y la melancolía que siguen convocando miradas y relecturas a 80 años de su fallecimiento.

«La naturaleza no es solo lo visible para el ojo, también son las imágenes interiores del alma», decía Munch, que nació el 12 de diciembre de 1863 en Løten, y falleció de neumonía el 23 de enero de 1944. 

Museos exclusivos, muestras permanentes y temporales, inmersivas, películasy la presencia de sus obras en grandes colecciones, marcan un derrotero que habilita mitos e historias sobre dolores existenciales como marco de una obra que más allá de lo expresivo permea los ciclos tan humanos de la vida y la muerte. Aunque, también lo permanente y la vitalidad de los colores, como manifiesta la pintura «El sol», colgada en el salón de actos de la Universidad de Oslo.

Luces y sombras, color y movimiento y la vida desde el dolor al amor pasando por el sexo y la soledad, la depresión, la angustia, la ansiedad, el alcoholismo y la genialidad, conforman su amplia paleta temática. A caballo entre dos siglos y figura bisagra entre el pujante e industrializador del XIX y un revolucionario y cambiante siglo XX, su mirada atenta sobre el mundo se convirtió en símbolo del sentir finisecular, y junto a Vincent van Gogh, se los señala como pioneros del expresionismo alemán.

Mundialmente conocido por «El grito» que representa a un hombre gritando con las manos en los costados del rostro, el conocimiento sobre Munch parece detenerse en la obra maestra pintada a los 30 años sin contemplar los años posteriores de trabajo ni la complejidad de la obra. 

La versión inaugural de «El grito» (1893) fue expuesta en Alemania, y en una de las cuatro versiones que realizó siendo la última de 1910, cuando escribió en lápiz sobre el cielo rojo: «Sólo podría haber sido pintado por un loco».  Para la versión de 1895 realizada en pasteles y vendida en 2012 por casi 120 millones de dólares -la única en manos privadas- Munch escribió en el marco con pintura de color rojo sangre el poema que lo había inspirado un año antes durante un paseo con amigos en las colinas de Oslo, con la puesta de sol y un cielo rojo como la sangre que lo dejaron «temblando de angustia» y sintiendo «que un inmenso grito infinito recorría la naturaleza».

Con el tiempo, el cuadro «se convirtió en el símbolo de la angustia universal», y según Peter Olsen, descendiente del que fuera amigo y mecenas de Munch, quien vendió el cuadro, «muestra el momento escalofriante en el que el hombre se da cuenta de su impacto sobre la naturaleza y los cambios irreversibles que ha provocado».

Muestras, cine y subastas

Bajo el título «Goya y Munch: Profecías modernas», hasta mediados de febrero el Museo Munch de Oslo presentará una muestra colectiva titulada «Edvard Munch Horizons». Continuará con otra que explorará la relación del pintor con la naturaleza y el cosmos. En tanto, el Museo De Reede en Bélgica se dedica por estos días al arte gráfico de Francisco Goya, Félicien Rops y Munch.

Pero también el cine lo recuerda como en la noruega «Munch» (2022) dirigida por Henrik M. Dahlsbakken, que retrata cuatro períodos de la vida del genial artista y se detiene en los conflictos y deseos que lo impulsan.

Munch es también muy convocante en las subastas: más allá de ese gran récord de 2012 para de «El grito» realizado en pasteles, en 2016 se subastó la pintura «Las chicas del puente» alcanzando los US$54,4 millones, cuando previamente había sido vendida por US$7,7 millones en 1996 y por 30,8 millones en 2008 . Ahora, una nueva subasta tendrá lugar en Sotheby’s de Londres el 1 de marzo cuando se ponga a la venta la pintura «Dance on the Beach»  realizada entre 1906 y 1907, por la que estiman alcanzar entre US$15 y 25 millones.

Filtraron la lista de los artistas cuyo trabajo se usó para entrenar a una inteligencia artificial

Fuente: TN – Desde Frida Kahlo hasta Tim Burton y otros pintores, diseñadores e ilustradores aparecen en una lista de los desarrolladores. En noviembre de 2023, varios de los afectados presentaron una demanda colectiva.

Los desarrolladores de un programa de inteligencia artificial fueron demandados por apropiarse del trabajo de más de 20.000 artistas para “entrenarla”.

La herramienta se llama Midjourney, y genera imágenes a partir de texto. Es mundialmente conocida, uno de los diseños más viralizados hechos con esta herramienta es la foto del papa Francisco con una moderna campera blanca.

Una de las listas de artistas cuyos trabajos fueron tomados tiene 4.700 nombres y desató la polémica al ser filtrada en Twitter por el artista Jon Lam (@JonLamArt) el 31 de diciembre. Este archivo y otras 455 páginas de pruebas habían sido presentadas el 29 de noviembre del año pasado en una demanda colectiva dirigida a Stability AI, Midjourney, DeviantArt y Runway AI,según informó NBC News.

En las redes, también se difundió otro documento con alrededor de 16.000 nombres cuyo material había sido usado por los creadores de la mencionada IA.

La imagen del Papa Francisco que se viralizó. (Foto: Twitter)
La imagen del Papa Francisco que se viralizó. (Foto: Twitter)

En la demanda, el fundador la herramienta, David Holz, fue señalado por haber compartido la lista en un servidor público de la compañía Discord a principios de 2022. Holz también admitió en una entrevista de Forbes que no les había pedido permiso a los artistas vivos para usar sus obras.

Durante el proceso judicial, los querellantes declararon que la herramienta conocida como “inteligencia artificial” fue, en realidad, creada con “inteligencia humana y expresión creativa en la forma de miles de millones de obras de arte copiadas de internet”.

Matt Groening aparece en la lista de artistas cuyas obras fueron copiadas. (Foto: AFP).
Matt Groening aparece en la lista de artistas cuyas obras fueron copiadas. (Foto: AFP).

“Una imagen generada con IA simplemente separa el arte de los artistas y le pone un nuevo precio al producto. Los ingresos por la apropiación indebida de estos trabajos van directamente a los bolsillos de los demandados, pero a los artistas que proveen la inteligencia y creatividad, no se les pidió su consentimiento. No se les da el crédito. No reciben un centavo de compensación”, señalaron los afectados en el proceso judicial.

Quiénes son los artistas cuyas obras fueron utilizadas para la IA

En la lista, aparecieron nombres reconocidos, como Andy Warhol, Ellsworth Kelly, Damien Hirst, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Paul Signac, Norman Rockwell, Paul Cézanne, Banksy, Walt Disney, Cy Twombly, Anish Kapoor, Yayoi Kusama, Gerhard Richter, Frida Kahlo y Vincent van Gogh.

Entre los afectados, hay nombres de directores de cine como Wes Anderson, los creadores de la película La gran aventura de LEGO y Spider-Man: A través del Spider-Verso, Phil Lord y Christopher Miller; Matt Groening, creador de Los Simpsons; Seth MacFarlane, creador de Family Guy; Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli; y Tim Burton.

También copiaron las técnicas de diseñadores de videojuegos e ilustradores de empresas como Hasbro y Nintendo.

Obras de Vincent Van Gogh, Dalí y Velazquez: los cuadros perdidos que fueron recuperados en 2023

Fuente: Ámbito – Durante 2023, varias obras de arte significativas fueron recuperadas gracias a un proceso de búsqueda e identificación.

Una de las versiones de la «Inmaculada» de Diego Velázquez que permaneció casi cien años colgada sobre la cabecera de una cama, un cuadro de Vincent Van Gogh fechado en 1884 y dos dibujos al carbón realizados por el artista catalán Salvador Dalí, son algunas de las obras que fueron recuperadas a lo largo de 2023, según un relevamiento realizado por Hiscox, una compañía internacional especializada en seguros de arte.

Así como el mundo del arte se abre cada tanto al imprevisto atribuyendo finalmente a un artista célebre obras cuya autoría había sido en un principio otorgada a sus discípulos -pasó hace un tiempo por ejemplo con la obra «Tobías y su esposa», pintada por Rembrandt pero erróneamente vinculada a uno de sus alumnos- , también ocasionalmente se produce el hallazgo de un cuadro o pieza artística largamente extraviados, expoliados en el marco de alguna política colonialista o sustraídos con paradero desconocido.

Durante 2023, varias obras significativas fueron recuperadas gracias a un proceso de búsqueda e identificación, en algunos casos a partir de un disparador casual y en otros como resultado de un pesquisa minuciosa, según un estudio que acaba de difundir la compañía Hiscox, especializada en seguros de arte.

Una obra maestra que estuvo casi un siglo colgada sobre la cabecera de una cama

Uno de los hallazgos más destacados fue el de una obra de Velázquez, titulada «Inmaculada con el Niño», una obra que había donada a la parroquia Santa Magdalena de Sevilla por Soledad de Rojas, una mujer que la había recibido como parte del patrimonio familiar y la conservó durante 97 años sobre el cabecero de su cama.

La pintura es una representación de una joven Virgen María que lleva en brazos al Niño Jesús, ambos inertes e ingrávidos, como flotando en medio de las escena; ella con una mirada profunda y él observando al espectador.

Antes de su fallecimiento, ocurrido el 23 de julio de 2020, la muer dejó el cuadro en herencia a la parroquia de la Magdalena y, desde allí, fue enviado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para restaurarla. Así, los expertos descubrieron que se trataba de una obra de un joven Diego de Velázquez, uno de los más grandes genios del barroco español, pintada cuando tenía tan solo 15 años.

Ladrones sin expertise frente a dos millonarios dibujos de Dalí

En 1922, Salvador Dalí realizó dos dibujos al carbón para ilustrar una edición de «Les gràcies de l’Empordà», un libro de Pere Coromines que nunca llegó a ver la luz. Sin embargo, las obras realizadas por el pintor catalán para la ocasión, «Vino rancio» y «Las Sardanas de la fiesta mayor», pasaron a ser propiedad de la familia Coromines en Barcelona. Más de 100 años después, a comienzos de 2023, tres ladrones irrumpieron en la casa y robaron estas dos carbonillas. Cuando las intentaron vender, un comprador anónimo fue quien dio la voz de alarma a los Mossos d’Esquadra, la policía autónoma de Cataluña, quien recató las obras, valoradas en 300.000 euros. Las obras fueron restituidas en febrero de 2023.

Un Van Gogh robado en pandemia y recuperado por el «Indiana Jones del arte»

Un cuadro de Vincent van Gogh que había sido robado a golpe de martillo en marzo de 2020 de un museo de los Países Bajos fue recuperado por un detective neerlandés especializado en arte, al que la prensa europea ha bautizado como «el Indiana Jones del arte» por sus pesquisas tan minuciosas que han permitido encontrar antes obras robadas de Salvador Dalí y Pablo Picasso.

El detective Arthur Brand, tal el nombre del «héroe» de la operación, logró hallar esta obra que el artista pintó en 1884 y fue robada durante el confinamiento por pandemia del Museo Singer Laren. El cuadro en cuestión se llama «Jardín de Primavera» (en neerlandés, Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaaque) y representa el jardín de la casa parroquial de Nuenen, donde el artista residió dos años y donde concibió más de una cuarta parte de su obra, entre ella su primera obra maestra, «Los comedores de patatas».

Las joyas antiguas del Museo Británico que se vendieron por eBay

A mediados de agosto de este mismo año, los responsables del British Museum detectaron que entre 1.000 y 2.000 joyas de oro y piezas semipreciosas datadas en el siglo XV a.C. de su colección y con valor de millones de libras habían desaparecido, desatando diversos rumores y polémicas en torno a esta situación. A pesar de su valor tanto histórico como material, a pocos días del suceso se informó de que una parte de ellas, con un valor aproximado de 50.000 libras esterlinas, se estaban vendiendo en la plataforma eBay por alrededor de 40 libras. Todavía hoy la Policía Metropolitana de Londres y la división de crimen económico de Scotland Yard están todavía tratando de esclarecer los hechos y recuperar las obras sustraídas del museo.

Robos al tesoro incaico

Otro caso destacado es el de una solicitud de certificación de originalidad que llevó a hallar un cuadro del siglo XVIII en Perú. Hace casi 20 años, en 2005, cinco pinturas fueron sustraídas del Museo Histórico Regional Palacio Inca Garcilaso de la Vega en Cuzco, Perú. Entre ellas, ‘El Bautismo de Cristo en el Jordán’, un valioso óleo sobre lienzo del siglo XVIII y parte del patrimonio cultural del país.

En febrero de 2023, su por entonces poseedora, una ciudadana peruana, solicitó su certificado de originalidad al organismo correspondiente, quienes encontraron una etiqueta y un código de catalogación en el reverso del lienzo que señalaba la procedencia de dicho museo.

Tras detectarlo, se comunicó de inmediato a la Dirección de Recuperaciones, desde la cual pudieron corroborar que se trataba de una de estas obras de arte sustraídas y, finalmente, pudo volver a su lugar de origen.

Jaque a la reina de Velázquez: retiran el Retrato de Isabel de Borbón, a la venta por 35 millones de dólares

Fuente: La Nación – “La expresión del rostro es torpe”, dijo un especialista, y por las dudas sacaron de la subasta de Maestros Antiguos la pintura del genio sevillano, que iba a ofrecerse por un precio récord.

Cuando un óleo importante se retira de una subasta de Maestros Antiguos suele ser, generalmente, por dos razones: o no hay un postor que pague el dinero exigido o existen dudas sobre la atribución de la obra. Y si el autor es un genio llamado Velázquez todo se complica todavía más porque hay que distinguir la mano original de la de un ayudante de su voluble taller. La casa de subastas Sotheby’s mostró en Londres la tela del sevillano Retrato de Isabel de Borbón, que partía con un precio estimado de 35 millones de dólares. Su destino era la venta en febrero en la sala de Nueva York (la más importante), durante la denominada Semana de los Maestros.

El retrato cortesano despertó dudas —en esa ciudad de lluvias y nieblas— entre algunos expertos. “La expresión del rostro es torpe, blanda, y las manos no tienen ni la fuerza ni la serenidad que el genio dotaba a las figuras de hombres y mujeres”, comenta un gran conocedor de Velázquez, quien pide no ser citado. Era una opinión compartida también por un importante director de un museo europeo y algún especialista en este complejo mercado de las autorías.

Los adornos en el ropaje de la reina, sugieren, podrían haberse añadido después para adecuarse a los gustos de la época
Los adornos en el ropaje de la reina, sugieren, podrían haberse añadido después para adecuarse a los gustos de la épocaSotheby´s

Días después, la casa de pujas, que, evidentemente, defiende la paternidad velazqueña, retiraba el cuadro. Durante este tiempo, no ha trascendido que ningún museo lo haya adquirido. La única certeza es una nota emitida por Sotheby’s. “Los vendedores [la familia Wildenstein, la dinastía de anticuarios más importantes del mundo] de la obra maestra de Velázquez, Retrato de Isabel de Borbón, han decidido, a su pesar, hacer una pausa temporal en el proceso de venta, debido a conversaciones en curso por su parte”. Y añade: “Dado el entusiasmo con el que ha sido recibido el Velázquez hasta ahora, tanto los vendedores, como Sotheby’s, esperan poner a la venta este excepcional cuadro en un futuro próximo”.

El lienzo estaba destinado a rematarse —la casa niega que el óleo estuviera garantizado, es decir, que se hubiera asegurado a los propietarios un valor mínimo— por un precio récord. Ese era el mensaje que calaba una y otra vez. Hasta el momento, la tela más cara del genio adjudicada, también por Sotheby’s, en 2007, era una Santa Rufina, por la que se pagó 16,9 millones de dólares.

El "Retrato de Isabel de Borbon" estaba exhibido en Londres antes de la subasta proyectada para febrero en Nueva York
El «Retrato de Isabel de Borbon» estaba exhibido en Londres antes de la subasta proyectada para febrero en Nueva YorkKirsty Wigglesworth – AP

Sin embargo, las incertidumbres son sombras sobre un lienzo. Los meticulosos adornos en el ropaje de Isabel de Borbón —sugieren algunos especialistas— se añadieron después para adecuarse a los gustos de la época. Aunque parece complicado que fuera Velázquez —a quien resulta difícil imaginar pasando horas y horas frente al caballete en detalles repetitivos como los brocados—, sino alguno de sus ayudantes, seguramente flamenco. Una de las opciones para asegurar el origen de cualquier obra es la trazabilidad.

La historia sostiene que tuvo que colgar de las paredes del Palacio del Buen Retiro (fue comenzado en su primer viaje a Italia, 1629-1631, y retocado y terminado hacia 1635-1636, y salió de España tras la invasión napoleónica). Pero también tiene un pasado impecable el retrato (en el Museo del Louvre) de la infanta Margarita, encargado en 1653 por la reina de Francia, Ana de Austria, a su hermano, el rey de España (Felipe IV), y las dudas sobre él suman años.

A la tela en liza se añade la falta de definición de la gorguera de gasa, que semeja un añadido posterior. Atribuir nunca es una ciencia exacta. Todas las frases anteriores son interrogaciones. Incógnitas que despejar. El marchante Jorge Coll —quien gestiona el Ecce Homo de Caravaggio que apareció en Madrid— defiende la plena autoría del maestro del siglo XVII. “Es Velázquez”, zanja. La pintura antigua, a veces, es una paleta de preguntas que pugnan por encontrar respuesta.

Las muestras que darán que hablar en el mundo en 2024: de Da Vinci a Van Gogh

Fuente: Ámbito – Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, una retrospectiva dedicada a la artista japonesa Yoko Ono y la apertura de las pirámides de Giza son algunos de los hitos que marcarán la agenda del arte internacional en 2024.

Una exposición para explorar las conexiones y rivalidades entre Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, una retrospectiva dedicada a la artista japonesa Yoko Ono una gran muestra dedicada Vicent Van Gogh y la apertura de las pirámides de Giza son algunos de los hitos que marcarán la agenda del arte internacional en 2024.

Exposición dedicada a Yoko Ono

El próximo 15 de febrero, Tate Modern, uno de los más importantes museos de Reino Unido, inaugurará una gran exposición dedicada a la artista japonesa Yoko Ono, que repasará más de seis décadas y se centrará en momentos clave de su carrera.

Será una de las principales exposiciones de 2024 en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno -popularmente conocido como Tate Modern- dedicado a repasar obras icónicas en la carrera de la artista, activista y viuda del músico John Lennon.

A lo largo de su carrera, desarrollada en Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, Ono cobró reconocimiento por su activismo, su trabajo por la paz mundial y sus campañas medioambientales, expresadas de forma poética, humorística y radical.

La exposición, que abarca más de seis décadas, se centra en momentos clave de la carrera de Ono, como sus años en Londres entre 1966 y 1971, donde conoció a John Lennon, tal como informó el museo británico en un comunicado, donde la muestra «Yoko Ono» se verá hasta el 1 de septiembre de 2024.

Diseño Latinoamericano en el MoMA

El próximo 8 de marzo, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de la ciudad de Nueva York inaugura la exposición «Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980», que indaga en cómo el diseño impactó las distintas maneras de vivir en la región y que tendrá ejemplares de la decoración interior de la icónica «Casa sobre el Arroyo» de Mar del Plata, de los arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge.

Se trata de la primera gran exposición en Estados Unidos que examina el diseño de la región, a través de seis países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela- que compartieron procesos similares de modernización y encabezaron el desarrollo del diseño doméstico moderno en América Latina.

A través de 150 objetos, que incluyen muebles, diseño gráfico, textiles, cerámica y fotografía, procedentes de la colección del MoMA y de colecciones públicas y privadas de Estados Unidos, América Latina y Europa, la exposición mostrará cómo el campo del diseño en América Latina permite examinar y comprender transformaciones políticas, sociales y culturales más amplias en la región.

En palabras de la curadora, Ana Elena Mallet, «con esta exposición esperamos acercar al público a las estrategias que se han utilizado en el campo del diseño en América Latina, especialmente el diseño para el entorno doméstico, para reflejar las visiones multivalentes y complejas de la modernidad que tienen lugar en la región».

La gran muestra dedicada a van Gogh

Otra vez en Londres, la National Gallery de Reino Unido cumple 200 años y planea celebrarlo con una gran exposición dedicada al pintor neerlandés Vincent van Gogh, que ocupará nada menos que ocho salas del museo y el público podrá visitar del 14 de septiembre de 2024 al 19 de enero de 2025, con entrada gratuita.

Es la primera vez en la historia que este importante museo dedica una exposición individual al genial pintor, bajo el título «Van Gogh: Poetas y amantes»: una muestra que además coincidirá con el centenario de la adquisición -en 1924- de las obras «Los girasoles» y «La silla», dos de los cuadros más famosos del artista.

El relato curatorial estará centrado en las transformaciones imaginativas de Van Gogh y contará con más de 50 obras y préstamos de museos y colecciones privadas de todo el mundo, incluidos el Museo Kröller-Müller de Otterlo (Holanda), el Museo Van Gogh de Ámsterdam y el Museo de Orsay de París, informó la institución británica en un comunicado de prensa.

Además, el conjunto incluirá algunas obras sobre papel más ambiciosas, que buscan dar cuenta y explorar el proceso creativo de Van Gogh y sus fuentes de inspiración, especialmente durante su estancia en Arles y Saint-Rémy, en el sur de Francia (1888-90), considerada su etapa más creativa.

La exhibición «Van Gogh: Poetas y amantes» forma parte del festejo por los 200 años de la National Gallery, que comenzará formalmente el 10 de mayo de 2024, fecha del bicentenario de su fundación, e incluirá también un festival de arte, creatividad e imaginación de un año de duración en todo el Reino Unido.

Miguel Ángel, Leonardo y Rafael

La tríada más famosa de la historia del arte universal, los renacentistas Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael, tendrán una exposición homenaje en la Royal Academy of Arts, en Londres (Reino Unido) que desde el 9 de noviembre explorará sus conexiones y rivalidades, y que ya se vislumbra como uno de los hechos más destacados para las muestras de arte de 2024.

Bajo el título «Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Florencia, circa 1504», esta imponente exposición, organizada por la Royal Academy of Arts de Londres, en colaboración con la Royal Collection Trust y la National Gallery de Londres, indagará en los puntos de contacto en la carrera de los tres artistas.

«A principios del siglo XVI, tres titanes del Renacimiento italiano -Miguel Ángel, Leonardo y Rafael- se cruzaron brevemente, compitiendo por la atención de los mecenas más poderosos de la Florencia republicana», detalló el museo en un comunicado.

Reapertura del Gran Museo Egipcio o Museo de Guiza

Sin haber anunciado aún la fecha exacta de apertura, otro de los hitos del 2024 será la reapertura del Gran Museo Egipcio o Museo de Guiza -luego de 20 años de construcción-, el museo arqueológico más grande en el mundo dedicado a una sola civilización.

Ubicado a orillas del Nilo, entre la necrópolis de Guiza y El Cairo, el museo ocupa un terreno de unas 50 hectáreas, albergará 12 salas de exposición y una superficie de casi 50.000 metros cuadrados dedicados obras de arte milenarias pero también instalaciones de realidad virtual. En la entrada principal se exhibirán las estatuas más imponentes.

El gran protagonismo de la colección lo tendrá Tutankamón, el faraón más famoso del Antiguo Egipto, ya que la totalidad de sus tesoros será revelada al mundo: vestimentas, joyas, carruajes y otros elementos de la vida cotidiana componen el inventario de 5.000 objetos de su tumba que se expondrán por primera vez en dos gigantescas sala de un museo.

La apertura de «teamLab Phenomena Abu Dhabi»

También será de carácter monumental la apertura en Abu Dhabi de un espacio de arte de 17 mil metros cuadrados dedicado a la obra del colectivo artístico japonés teamLab, un sitio sin precedentes que llevará por nombre «teamLab Phenomena Abu Dhabi» y que ya ha avanzado 70 por ciento en su construcción, según un comunicado.

«Ubicado en el centro cultural de Abu Dhabi, el Distrito Cultural Saadiyat, junto al Louvre Abu Dhabi y el Guggenheim Abu Dhabi (actualmente en construcción), teamLab Phenomena brindará una experiencia artística sin precedentes basada en el nuevo concepto de teamLab, Environmental Phenomena . Está previsto que toda la construcción esté terminada en 2024», indicaron los organizadores.

El colectivo teamLab lo integran artistas, tecnólogos, programadores, ingenieros, animadores de imágenes generadas por computadoras, matemáticos y arquitectos. Su práctica colaborativa busca navegar por la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología, el diseño y el mundo natural.

Shakira ya tiene su escultura en Colombia

Fuente: Página12 – Se trata de un monumento de más de seis metros y fue elaborado con bronce. La inauguración contó con la presencia de los padres de la cantante.

La Alcaldía de Barranquilla, en Colombia, decidió honrar a su estrella más importante: este martes se inauguró oficialmente una escultura de Shakira, en la que se la ve con los brazos entrelazados en alto, el vientre al descubierto y el torso inclinado anticipando el su emblemático movimiento de caderas.

Precisamente, la estatua es de 6,5 metros de altura y se encuentra ubicada en el paseo peatonal del Río Magdalena, en la mencionada ciudad natal de la intérprete y compositora.

Elaborado en bronce con algunos fragmentos en aluminio, el monumento representa a la estrella del pop mientras realiza uno de sus característicos pasos de baile, luciendo un sostén marrón y una falda larga del mismo color.

«Unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas«, reza la inscripción en la base de la escultura, presentada en un acto público al que asistieron los padres de la cantante, William Mebarak -de orígen libanés- y Nidia Ripoll.

El gobierno local había publicado imágenes de la estatua y su proceso de elaboración desde agosto, pero su rostro no había sido revelado hasta hoy.

Imagen: Twitter.

«Gracias al escultor Yino Márquez y a los estudiantes de la escuela distrital de artes por esta muestra del enorme talento artístico de la gente de mi tierra», escribió en la red social X (antes Twitter) Shakira, de 46 años y ganadora del Grammy Latino a la canción del año, en 2023, por «Bzrp Music Sessions, Vol. 53″.

El tema -una suerte de catarsis sobre su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, creada junto al productor argentino Bizarrap– se convirtió de inmediato en un éxito mundial y devolvió su carrera a la primera línea.

Imagen: Alcaldía de Colombia

La estatua «realmente la representa muy bien, con todos sus detalles, hasta la manera de bailar«, dijo un turista que estuvo en la inauguración.

Shakira también ha ocupado primeras páginas en los últimos meses debido sus problemas fiscales: la cantante llegó en noviembre a un acuerdo con autoridades de España en el que se declaró culpable de fraude fiscal y aceptó una multa de más de 7,3 millones de euros (unos 8 millones de dólares).

Este año, la colombiana ha pagado casi 14 millones de euros en sanciones por dos casos de evasión de impuestos.

La belleza de la semana: la Navidad representada en 10 obras de arte

Fuente: El Noticiero Digital – Reuniones, intercambio de regalos y diversas tradiciones se asocian en la actualidad con esta fiesta de origen cristiano que trascendió su sentido religioso para convertirse en una celebración familiar. Las distintas aristas de esta fecha particular han sido reflejadas por artistas de todas las épocas

Jesús de Nazareth fue un predicador y líder religioso judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Su existencia está documentada en fuentes históricas no cristianas, y aunque está presente en varias religiones, es la figura central del cristianismo, que conmemora con un afecto especial su nacimiento.

La festividad de la Navidad quedó firmemente establecida, a partir del siglo IV, el 25 de diciembre según el calendario gregoriano. A pesar de su origen religioso, desde principios del siglo XX la Navidad se convirtió también en una fiesta familiar, celebrada tanto por cristianos como por no cristianos como una fecha dedicada a reunirse con los más allegados. De esta manera, fue quedando ligada a distintas tradiciones populares, como el personaje de Papá Noel, los villancicos, la cena de Nochebuena y el armado de un pesebre o del árbol de Navidad.

A lo largo de la historia, muchos artistas han reflejado la llegada de Jesús al mundo. Las creaciones artísticas representan la escena de adoración al recién nacido, pero también el eco popular que ha tenido el tema de la Navidad, plasmado fundamentalmente en los belenes o pesebres de figuras de madera o de barro cocido.

Si bien las manifestaciones iniciales datan de los inicios de la cristiandad, la costumbre de la representación del pesebre se debe a la figura de San Francisco, que en 1223 colocó en el convento de Greccio la escena del nacimiento con el buey y la mula. Más adelante, entre los siglos XIV y XVIII, el nacimiento de Jesús fue representado en diferentes estilos, texturas y técnicas. Los artistas plásticos se han servido para recrear esa escena de fuentes diversas como los Evangelios de San Mateo y San Lucas, o los Evangelios Apócrifos, más ricos en información, además de otros textos y de los romances y cantos populares.

A continuación, un recorrido por diez obras de arte de distintas épocas y procedencias inspiradas en la Navidad, como motivo religioso, histórico o de celebración familiar.

1. La adoración de los Reyes Magos, de Giotto di Bondone (1305)

"La adoración de los Reyes Magos" (1305), de Giotto di Bondone«La adoración de los Reyes Magos» (1305), de Giotto di Bondone

El artista pintó esta escena directamente sobre el revoque en las paredes de la Capilla Scrovegni (Padua, Italia), cuando todavía estaban húmedas. La obra (de 200 cm ×185 cm) pertenece a un conjunto de frescos que narran la vida de la Virgen y Jesús y decoran las paredes de la también conocida como Capilla de la Arena.

La imagen representa la visita de los Reyes Magos al recién nacido. En el cielo, encima del techo del pesebre, puede observarse la Estrella de Belén, que en la iconografía católica representa la guía divina que condujo a los Magos hasta el sitio donde se hallaba Jesús. La estrella pintada por Giotto tiene una cola llameante; es probable que el pintor se haya inspirado en el cometa Halley, que fue visible desde la Tierra en 1301, tres años antes de que comenzara a trabajar en esta obra.

En 1986, cuando se esperaba nuevamente la aparición del cometa Halley (que tiene un ciclo de 76 años), la Agencia Espacial Europea, en su primera misión al espacio profundo, envió una sonda para explorar el núcleo del cometa. La sonda fue nombrada Giotto, precisamente en referencia a esta pintura.

2. Tríptico de la Epifanía, de El Bosco (1485-1500)

"Tríptico de la Epifanía" (1485-1500), de El Bosco (Museo del Prado)«Tríptico de la Epifanía» (1485-1500), de El Bosco (Museo del Prado)

Este tríptico, un óleo sobre madera de 138 x 72 cm para la tabla central, y de 138 x 33 para las tablas laterales, se conserva con su marco original en el Museo del Prado. Aunque no encontraremos aquí los habituales mundos fantásticos y delirantes que pintaba El Bosco, podremos advertir su sello en unos cuantos detalles que convierten en algo mucho más bizarro la tierna escena de la adoración del niño.

En el ala izquierda se ve en segundo plano un hombre sentado sobre una cesta que seca unas prendas al fuego. Se presume que se trata de San José –ausente de la escena principal, en el panel del centro– intentando secar los pañales de su hijo. En el fondo, unos personajes hacen cosas extrañas.

En la tabla central tenemos una cabaña derruida frente a la cual la virgen María, con el niño sobre su regazo, recibe a los tres astrólogos venidos de tierras lejanas. Los magos ofrecen sus regalos: Melchor, el asiático, le da una escultura de oro que representa el sacrificio de Isaac, con la que aplasta unas cuantas ranas (que simbolizan el pecado o la herejía). Gaspar, que representa a Europa (vestido con una capa con motivos del Antiguo Testamento), le regala incienso en un plato a medio tapar. Baltasar, el africano, trae como regalo la famosa mirra.

La escena es observada –y espiada con maliciosa curiosidad– por personajes extravagantes. Probablemente sean todos ellos símbolos de la maldad que rodea la bondad que representa el pesebre de Belén. Se destaca un hombre semicubierto con un manto rojo que asoma desde la puerta de la cabaña, con una herida en una pierna. Se cree que representa a Herodes o al Anticristo. Al fondo, dos ejércitos están a punto de enfrentarse, quebrando la serenidad y la supuesta paz del momento.

Por último, en el panel derecho del tríptico vemos a santa Inés con la donante Agnese Bosshuysse, y más atrás podemos observar cómo un oso y un lobo atacan a los caminantes.

3. La adoración de los Reyes Magos, de Ángel Zárraga (1911)

"La adoración de los Reyes Magos" (1911), de Ángel Zárraga (Museo Nacional de Arte de México)«La adoración de los Reyes Magos» (1911), de Ángel Zárraga (Museo Nacional de Arte de México)

He aquí la misma escena de la visita de los Reyes Magos a Jesús recién nacido, pero en la versión del pintor mexicano Ángel Zárraga. Es una pintura de 1,60 m por 1,40 m y está exhibida en el Museo Nacional de Arte de México desde 2015.

Esta obra cercana al muralismo, que fusiona las culturas indígenas americanas con la tradición oriental, presenta una interpretación diferente de las convenciones de la iconografía cristiana sobre la adoración. Se aprecia la influencia de los movimientos europeos de fin de siglo, como el simbolismo y el orientalismo (sobre todo en la composición triangular que se ve en primer plano con cuerpos escultóricos semidesnudos), debido a que Zárraga, oriundo de Durango, cursó la mayor parte de su carrera en Europa. El estilo de dibujo académico se aprecia también en el trazo anatómico de cada uno de los personajes.

En segundo plano, en vez del tradicional pesebre, hay una construcción de arquitectura neoclásica con columnas, y más atrás el cortejo con animales. Los recipientes en los que los Magos entregan su ofrenda tienen diseños artesanales de la cerámica michoacana.

4. El pesebre (Navidad 1929), de Alfredo Gramajo Gutiérrez (1932)

"El pesebre (Navidad 1929) (1932)", de Alfredo Gramajo Gutiérrez (Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires)«El pesebre (Navidad 1929) (1932)», de Alfredo Gramajo Gutiérrez (Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires)

Este tríptico del artista argentino Alfredo Gramajo Gutiérrez se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, aunque no está expuesto al público. Es una obra de grandes dimensiones que se compone de tres partes.

Se trata de la tradicional representación navideña del pesebre, pero situado en el Norte argentino. En los paneles externos se encuentran las personas que se acercan al recién nacido mientras que en el central las figuras de la Sagrada Familia están ubicadas al fondo, enmarcadas por plantas por delante y cerros por detrás. Los paisanos son los verdaderos protagonistas de la obra, quienes a pesar de su aspecto respetuoso y reverente muestran una profunda emotividad.

5. La llegada a Belén (no hay sitio en la posada), Anónimo (siglo XVI)

"La llegada a Belén (no hay sitio en la posada)", de autor anónimo. Óleo sobre lienzo. (Pinacoteca del Arzobispado, Cuzco, Perú. ©Daniel Giannoni / PESSCA Archive. colonialart.org)«La llegada a Belén (no hay sitio en la posada)», de autor anónimo. Óleo sobre lienzo. (Pinacoteca del Arzobispado, Cuzco, Perú. ©Daniel Giannoni / PESSCA Archive. colonialart.org)

Una nueva norma del Imperio romano exigía a los ciudadanos empadronarse en sus localidades de origen. José y María debieron trasladarse entonces a Belén, de donde era él. Ella estaba a punto de dar a luz, así que buscaron alojamiento para poder descansar. Preguntaron en varios establecimientos, pero no consiguieron un lugar donde parar.

Este cuadro anónimo de la Escuela de Cuzco muestra ese momento. José le explica al posadero que vienen de viaje y que su mujer está embarazada, pero el propietario los invita a marcharse: no hay sitio en la posada. De todos modos, la pareja cuenta con la compañía de un ángel que los guiará hasta el pesebre.

La Escuela cuzqueña de arte fue la más importante de la América colonial. Surgió en Cuzco (Perú) en el siglo XVI y combinaba la tradición artística europea con elementos propios de la cultura local, ya que los artistas eran mestizos e indígenas.

6. Canción de Navidad, de Dante Gabriel Rossetti (1867)

"Canción de Navidad" (1867), de Dante Gabriel Rossetti«Canción de Navidad» (1867), de Dante Gabriel Rossetti

El motivo del cuadro, mujeres con instrumentos musicales, es un clásico de este pintor prerrafaelita. La modelo de este óleo de 45,5 por 38 cm fue una lavandera llamada Ellen Smith, aquí representada como una intérprete de música que está cantando un villancico.

El marco de la pintura también fue diseñado por Rossetti, e incluye una cita de un viejo villancico inglés con algo de latín: Here a maid, well apparelled, shall sing a song of Christ’s birth with the tune of Bululalow: / Jesus Christus hodie Natus est de Virgine. (Aquí una doncella, bien vestida, cantará una canción del nacimiento de Cristo con la melodía de Bululalow: / Jesús nació de una virgen.) Winchester Mysteries

El cuadro, un óleo de 45,5 cm × 38 cm, fue vendido por Sotheby’s a un coleccionista en diciembre de 2013.

7. La fiesta de San Nicolás, de Jan Havicksz Steen (1663-66)

"La fiesta de San Nicolás" (1663-66), de Jan Havicksz Steen. Óleo sobre tela (Rijksmuseum)«La fiesta de San Nicolás» (1663-66), de Jan Havicksz Steen. Óleo sobre tela (Rijksmuseum)

Un gran protagonista de las fiestas navideñas es Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás. Todos ellos se basan en el obispo cristiano San Nicolás de Bari, quien, en su Turquía natal, ayudaba a los niños, en especial a los más pobres.

Esta pintura nos traslada al interior de una casa holandesa del siglo XVII. Es la mañana del día de San Nicolás (Sinterklaas, 6 de diciembre) y los niños de la familia van a ver los regalos que hay en sus zapatos. La más chica recibió un muñeco y una cesta llena de golosinas. A su derecha, su hermano mayor llora porque no recibió ningún regalo mientras otro niño del clan lo señala burlándose de él. Pero todavía hay una esperanza para el jovencito: escondida al fondo, casi oculta por las cortinas, su abuela le hace señas sonriente; quizás haya preparado un regalo para él.

A la derecha de la imagen, otro de los hermanos, con el más pequeño en brazos, señala la chimenea explicándole cómo ha bajado San Nicolás por ella con los regalos.

Otro ejemplo de las antiguas tradiciones populares para esta fiesta aparece en la mesa de la derecha: la manzana con la moneda clavada es una referencia a la costumbre de regalar a los amigos monedas escondidas en manzanas.

8. Navidad en el burdel, de Edvard Munch (1904)

"Navidad en el burdel" (1904), de Edward Munch«Navidad en el burdel» (1904), de Edward Munch

La de 1904 había sido una Navidad difícil para el artista. Sobrellevaba la frustración por el encargo del retrato de un senador, que finalmente no se concretó debido a varios desacuerdos con el funcionario. Munch padecía ataques de ansiedad que buscaba aplacar mediante el consumo de alcohol y visitas a un local de prostitución en Lübeck.

Es este precisamente el trasfondo de Navidad en el burdel, un cuadro melancólico donde se ve a las empleadas del lugar esperando a los clientes en un ambiente relajado frente a un árbol de Navidad decorado. A la izquierda hay un hombre durmiendo sobre una mesa, vencido por la ebriedad (¿el propio Munch?), y en primer plano a la derecha una mujer madura y maquillada fuma un cigarrillo mientras lee un libro. Este óleo de 60 cm x 88 cm se conserva en el Museo Munch de Oslo.

9. Tríptico de Navidad, de Leonora Carrington (1989)

"Tríptico de Navidad" (1989), de Leonora Carrington «Tríptico de Navidad» (1989), de Leonora Carrington

El vínculo entre Leonora Carrington y la religión no comenzó en muy buenos términos. Se crió en una familia muy católica que la envió a varias escuelas de monjas de las que fue sistemáticamente expulsada por su actitud rebelde.

Más adelante, cuando huyó de Francia en 1940 para refugiarse en España, sufrió la violencia de facciones militares ultra católicas y fue recluida en un hospital psiquiátrico a cargo de un médico amigo de Josef Mengele. Afortunadamente, logró escapar a México. Gracias al acogimiento que le brindó el país americano, fue recuperando su salud y llegó a desarrollar una gran carrera como pintora y escritora. Y hasta podría decirse que se reconcilió un poco con la religión, tan presente en la cultura mexicana.

En los últimos años de su vida pintó este tríptico sobre el nacimiento deJesús, expresado mediante su propio lenguaje visual lleno de personajes oníricos. Aquí vemos una serie de figuras animalizadas que adoran al mesías como si fueran humanos. Un pesebre surrealista heredero de los trípticos medievales o renacentistas al estilo de El Bosco, impregnado de sus propias vivencias relacionadas con las instituciones católicas. La obra, de 60,6 cm x 137,8 cm, se encuentra en el museo MCA de Chicago.

10. Navidad en casa, de Anna Mary Robertson Moses (1946)

"Navidad en casa" (1946), de Anna Mary Robertson Moses«Navidad en casa» (1946), de Anna Mary Robertson Moses

En esta obra de 1946, vemos representadas, en la calidez de un interior hogareño, unas cuantas de las tradiciones afianzadas en el siglo XX en torno de la Navidad: el protagonismo de un gran árbol decorado con globos y guirnaldas; la mesa llena de dulces; varias personas ofreciendo bandejas con comida; los niños jugando con juguetes nuevos; la corona de muérdago en la pared; la figura de Papá Noel junto al árbol rodeado de regalos…

Su autora, la artista estadounidense Anna Mary Robertson Moses, estuvo estrechamente asociada con la Navidad, en parte porque durante muchos años Hallmark publicó una línea de tarjetas navideñas ilustradas por ella –que fueron un éxito de ventas–, y en parte porque esa festividad reflejaba muchas de sus tradiciones favoritas. En su autobiografía recordó: “La mañana de Navidad salté de la cama… ¡Oh! qué bien olía la casa. La sala y el salón estaban decorados con árboles de hoja perenne alrededor de las puertas y ventanas…”.

Fuente: https://www.infobae.com/tag/policiales

El “hospital” de las obras de arte del Vaticano cumple un siglo de historia

Fuente: Infobae – Para celebrar este aniversario, se inauguró la muestra “La mirada del restaurador”, que permitirá apreciar con un detalle inédito el trabajo sobre una treintena de obras de Miguel Ángel, Rafael o Leonado da Vinci gracias a un recorrido de códigos QR.

El laboratorio de restauraciones de los Museos Vaticanos, fundado en 1923 por Pío XI, ha cumplido su primer siglo de historia como un “hospital” que vela por el enorme patrimonio artístico de los papas. En este taller, los restauradores, ataviados con batas blancas, se convierten en auténticos médicos para devolver su esplendor original a obras de diversos períodos históricos y técnicas, desde cuadros, esculturas, frescos y materiales de todo tipo.

Ahora, para celebrar esta efeméride, se ha abierto la muestra La mirada del restaurador, que permitirá apreciar con un detalle inédito el trabajo sobre una treintena de obras de Miguel Ángel, Rafael o Leonado da Vinci, gracias a un recorrido de códigos QR.

“Se trata del Laboratorio de tradición más antigua que tenemos en los Museos Vaticanos”, dijo la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, que aseguró que, además, es “el más numeroso” en cuanto a trabajadores. Un taller, indicó, en el que “la evolución del concepto de restauración y conservación” ha sido la máxima que ha asegurado el cuidado de los 5.300 cuadros y otros cientos de frescos que abarrotan los casi ocho kilómetros de galerías en los Museos Vaticanos.

Además de ser el laboratorio de restauración más antiguo fundado dentro de los Museos Vaticanos, el Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera representa una entidad operativa y organizativa de importancia primordial para la protección del patrimonio artístico de los Museos del Papa (Franco Origlia/Getty Images)Además de ser el laboratorio de restauración más antiguo fundado dentro de los Museos Vaticanos, el Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera representa una entidad operativa y organizativa de importancia primordial para la protección del patrimonio artístico de los Museos del Papa (Franco Origlia/Getty Images)

El equipo de restauradores, historiadores y científicos está compuesto por 26 personas con un contrato fijo en los talleres a las que se suman otros 10 trabajadores “externos” que van y vienen en función de los trabajos que se estén acometiendo en los 350 metros cuadrados de unas instalaciones dotadas con la última tecnología.

Arte y evangelización

Situado bajo la pinacoteca de los Museos Vaticanos, el grueso de estos talleres se divide en siete “estudios” donde se trabajan las distintas técnicas, desde la restauración de pinturas, el dorado, la policromía o la estructura en madera de las obras, hasta el mantenimiento y prevención de posibles daños.

En 1923, el papa Pío XI, un papa “culto, que fue prefecto de la biblioteca Ambrosiana y archivero de Milán”, al llegar al papado, entendió “el valor de la cultura, el arte y la historia para la evangelización”, aseguró Jatta. Aunque esta preocupación de la Iglesia por la conservación de las obras de arte se remonta a siglos atrás.

El laboratorio de restauraciones se extiende a lo largo de 350 metros cuadrados y sus instalaciones están dotadas con la última tecnología  (Franco Origlia/Getty Images)El laboratorio de restauraciones se extiende a lo largo de 350 metros cuadrados y sus instalaciones están dotadas con la última tecnología (Franco Origlia/Getty Images)

Durante los siglos XV y XVI, se promulgaron edictos para “proteger los edificios de los empobrecimientos” e incluso “la prohibición de enajenación de bienes privados”, señaló la responsable del laboratorio, Francesca Persegati.

El germen de este ente que mantiene sanas y salvas las obras de arte se remonta al año 1543 con la Oficina del Mundator, que se encargaba de limpiar el polvo de la superficie de pinturas propiedad de los Estados Pontificios.

Desde entonces, y especialmente desde 1923, se han llevado a cabo importantes actuaciones, como la limpieza de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en 1984, un hito que se produjo por primera vez con un enfoque “científico, tecnológico y multidisciplinar”, que marcó un antes y después en la forma de restaurar.

El equipo de restauradores, historiadores y científicos está compuesto por 26 personas con un contrato fijo en los talleres a las que eventualmente se suman otros 10 trabajadores “externos” (Franco Origlia/Getty Images)El equipo de restauradores, historiadores y científicos está compuesto por 26 personas con un contrato fijo en los talleres a las que eventualmente se suman otros 10 trabajadores “externos” (Franco Origlia/Getty Images)

La “mirada” del restaurador

Las técnicas de restauración que se llevan a cabo en estos talleres varían “en función del tipo de problemas” que presentan las obras y del “estudio del caso” llevado a cabo por el laboratorio científico, señaló la maestra restauradora del laboratorio de pintura, Angela Cerreti. Este trabajo en equipo con los científicos e historiadores es esencial para utilizar “los materiales menos invasivos para la obra y menos tóxicos para el operador” en lo que es un equilibrio necesario para no alterar el espíritu original de cada pintura.

Cerreti llegó al laboratorio tras el atentado mafioso contra la basílica de San Juan de Letrán en 1993, un hecho “dramático” que impulsó la contratación de un equipo formado en su mayoría por mujeres y que no deja de “ponerse al día” para buscar “metodologías cada vez menos invasivas”.