Se extienden hasta el 13 de agosto las convocatorias de la Bienal de Arte Joven

Fuente: Ámbito ~ La Bienal Arte Joven Buenos Aires, la plataforma de apoyo para artistas jóvenes, impulsada por el Ministerio de Cultura porteño, extiende los plazos de su convocatoria hasta el 13 de agosto para participar con proyectos en las disciplinas música, literatura, artes escénicas, visuales y audiovisuales.

Esta quinta edición se realizará bajo el lema «El hábito de crear mundos» y pueden postularse artistas de entre 18 y 32 años de edad, residentes en cualquier parte del país, con obra ya realizada o con proyectos a desarrollar.

La inscripción se realiza online en https://bienal.buenosaires.gob.ar/convocatorias.

Los comités de selección los integrarán Griselda Soriano, Marcos Migliavacca, Mercedes Gaviria Jaramillo, Guadalupe Gaona y Maui Alena por realizadores audiovisuales; Pablo Padovani, Malena Solarz, Luciana Serrano y Maui Alena estarán a cargo de experimentación audiovisual y Eloísa Solaas se suma para experimentación audiovisual: 50 años del Museo del Cine.

En los concursos de escénicas los comités están organizados en creadores escénicos por Josefina Gorostiza, Maiamar Abrodos, Esteban Bieda y Cristian Scotton; y producción de piezas y experiencias escénicas por Alfredo Staffolani, Silvina Grinberg, Pablo Farneda y Monina Bonelli.

En Literatura participarán Lara Segade, Andi Nachon, Vanina Colagiovanni , Silvina Giaganti y Adriana Kogan, en Poesía; Julián López, Mariana Yuszczuk, Vir Cano, Adriana Kogan y editores de MarDulce, en Relato; y Paula Brecciaroli, Denis Fernández, Yanina Giglio, Lila Siegrist y Adriana Kogan en la convocatoria Novela.

En Música, Ayelén Velázquez, Virginia Koren, Matías Isla Casares, Alberto Rojo y Gustavo Martelo integran el comité de selección de bandas y solistas; e Iñaki Colombo, Karen Bennett, Adriana Cerletti y Margarita Bruzzone de Producción fonográfica.

Por último, Visuales también cuenta con grandes figuras del campo: Daniel Leber, Ángeles Ascúa, Tainá Azeredo, Américo Castilla y Laura Spivak en Artistas visuales; y Luis Terán, Elisa Strada, Enrique Longinotti y Laura Spivak en Muestra individual.

Los integrantes de los comités también acompañarán como tutores el desarrollo y producción de los proyectos que se crearán en el marco de La Bienal, y se suman además Hernán Ronsino en Literatura; y Luna Sujatovich y Gabriel Pedernera en Música.

En esta quinta edición consecutiva de Bienal, se elegirán 127 proyectos que involucrarán a más de 400 artistas, que exhibirán sus producciones y participarán de procesos de formación y creación.

Los proyectos se desarrollarán mediante financiamiento, apoyo técnico y logístico, y programas de tutorías: se inaugurarán cuatro muestras individuales de artistas visuales; se estrenarán tres proyectos de experimentación audiovisual y cuatro piezas o experiencias escénicas; se editarán tres novelas y se lanzarán tres producciones fonográficas.

El lanzamiento será en diciembre y se dará inicio al Campus Bienal, el programa intensivo de formación para la creación, exploración y experimentación del que participarán los bienalistas; mientras que la etapa expositiva de La Bienal será entre el 20 y el 24 de abril de 2022 en el Centro Cultural Recoleta y otros espacios del circuito cultural de la Ciudad.

Premian con casi un millón de pesos un proyecto de arte rupestre virtual gestado en San Luis

Fuente: Ámbito ~ “Arte Rupestre en realidad virtual”, una iniciativa innovadora por su carácter inclusivo y su propósito de proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas de Cuyo, resultó ganadora de una convocatoria lanzada desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que otorgará un subsidio de casi un millón de pesos destinados a generar un circuito de turismo sustentable que permita acceder a las culturas originarias sin poner en riesgo la supervivencia de su legado.

El proyecto, que resultó ganador en la región tres -integrada por las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis-, consistirá una muestra interactiva, en realidad virtual inmersiva, de sitios arqueológicos con arte rupestre que tendrá lugar paralelamente en el Museo Interactivo de Ciencias “Contacto” de San Luis, el Parque Arqueológico Olongasta de La Rioja y el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras “Prof. Salvador Canals Frau” de Mendoza. El desarrollo será liderado por la Universidad Nacional de San Luis y recibirá un subsidio de $993.750.

Cuando se inaugure la muestra, que será coordinada por UNSL TV con la asistencia científica del investigador del Conicet, Guillermo Heider, los visitantes podrán observar el patrimonio como si estuvieran recorriendo las cuevas donde se alojan, sin provocar los daños que la visita humana suele producir en estos sitios de valor arqueológico.

En diálogo con Télam, Heider manifestó que el proyecto, seleccionado entre las 152 propuestas nacionales que se presentaron a la convocatoria “Proyectos de Cultura Científica”, es innovador, «ya que no hay otro parecido en el país y demuestra que desde el interior se puede pensar y ejecutar algo que puede alimentar otras experiencias en el país”.

Además, por su impronta inclusiva que busca “autenticidad en la voz de la comunidades locales” y la suma de lenguajes para hipoacúsicos, la iniciativa promete abrir un campo inexplorado en el turismo sustentable, reclamado por los pueblos indígenas, sin poner en riesgo la supervivencia de su legado cultural.

Para Heider, la idea es “ser capaces de volver a hacerlo, vinculándolo con otros patrimonios y que sea reproducido a cualquier escala, por municipios, provincias o Nación”, partiendo de una “experiencia sólida”.

El científico explicó que el proyecto es de gran valor para la provincia, por la cantidad de sitios con los que cuenta. Del relevamiento se desprende que hay en San Luis “sitios muy conservados y otros no tanto, donde la mano del hombre a través del fuego o las pintadas de consignas políticas han hecho estragos por falta de conciencia patrimonial”.

San Luis cuenta con “variedad de formas y estilos de representación que van desde figuras geométricas que recrean telares, ponchos o guardas hasta figuras antropomorfas y de plantas, todas ellas en dos técnicas que son el grabado y la pintura”, explicó Heider.

“Asimismo hemos podido relevar el remarcado de las figuras de acuerdo a los grupos circulantes sobre pinturas ya hechas, donde varía el color de la pintura entre el blanco y el rojo”, lo que demuestra que los diferentes grupos “conservaban” su patrimonio a través de la remarcación.

Sobre el concurso ganado, la directora de UNSL TV, Silvina Chaves, sostuvo que para el canal es una satisfacción y un desafío ya que “demuestra una potencialidad comunicacional, creativa e innovadora y nos impulsa a continuar trabajando en pos de fortalecer la comunicación de la ciencia que se hace en nuestra Universidad, para acercar la ciencia a públicos diversos”.

“Es muy difícil proteger lo que no se conoce y este proyecto tiene por finalidad acercar el arte rupestre a la sociedad, tanto en el arte público generado en las grandes cuevas como en el privado realizado en pequeñas grutas donde los ancestros pintaban los techos acostados en el lugar”.

Según Chaves, el premio permitirá, además la vinculación con los pueblos originarios de la región, la recuperación de de imágenes que han desaparecido por el tiempo al avistaje del ojo humano y un trabajo científico interinstitucional con el Conicet que le agrega mucho valor al desarrollo”.

El equipo de trabajo está integrado por veinte profesionales y cuenta con la participación de “arqueólogos, fotógrafos, redactores, un locutor, sonidistas, diseñadores y programadores” que utilizarán “la inmersión de la realidad virtual” como herramienta educativa de “alto impacto” para explorar en detalle el arte rupestre de los sitios.

Julio Le Parc conquista Tokio con sus obras de colores

Fuente: La Nación ~ Aún faltan diez días para que abra al público la primera muestra individual deJulio Le Parcen Japón, pero gracias a Instagram ya cruzaron fronteras las imágenes del edificio Maison Hermès en Tokio, diseñado porRenzo Piano, inaugurado hace dos décadas e intervenido ahora desde la vereda hasta la terraza con sus inconfundibles líneas ondulantes de colores.

La gama de 14 tonos brillantes que comenzó a diseñar en 1959 el artista mendocino, y que fue un tema recurrente en su trabajo durante más de 70 años, protagonizará desde la semana próxima la exposición Colores en juego
La gama de 14 tonos brillantes que comenzó a diseñar en 1959 el artista mendocino, y que fue un tema recurrente en su trabajo durante más de 70 años, protagonizará desde la semana próxima la exposición Colores en juegoGentileza Yamil Le Parc

Esa gama de 14 tonos brillantes que comenzó a diseñar en 1959 el artista mendocino, y que fue un tema recurrente en su trabajo durante más de 70 años, protagonizará desde la semana próxima la exposición Colores en juego. Con una amplia variedad de obras realizadas durante distintas épocas tomará por dentro y por fuera la sede del edificio ubicado en Ginza, uno de los distritos comerciales más importantes de la capital japonesa, sede de los Juegos Olímpicos.

La fachada de bloques de vidrio fue cubierta con plásticos de colores adhesivos para recrear una obra de Le Parc de la serie La larga marcha. También en las vidrieras y los ascensores habrá intervenciones de este artista de 92 años, maestro del cinetismo y del op-art, radicado en Francia desde 1958 y reconocido hace más de medio siglo con el Gran Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia.

Detalle de la obra sobre la fachada de bloques de vidrio, diseñada por Renzo Piano
Detalle de la obra sobre la fachada de bloques de vidrio, diseñada por Renzo PianoGentileza Yamil Le Parc

La muestra, que continuará hasta noviembre, incluirá además desde las primeras pinturas y dibujos monocromáticos que exploran el color hasta obras conocidas como las Láminas reflectoras -que pudieron verse en el Malba en su muestra de 2014– y nuevas piezas de la serie de obras móviles que creó desde que integraba el Grupo de Investigación de Arte Visual.

“En lugar de analizar los colores según la teoría cromática, Le Parc establece una serie de secuencias en las que aborda los colores como formas geométricas o metáforas de la variabilidad, y produce variaciones basadas en la rotación, la repetición y la división –dice el folleto que invita a la inauguración especial para invitados especiales, el próximo jueves-. Para Le Parc, estos mecanismos de cambio son una serie importante que ha seguido persiguiendo en paralelo con sus móviles, que se ocupan de la luz y el movimiento, como experimentos diseñados para encapsular el potencial de todos los colores”.

La obra de Le Parc en Colección Amalita, cuando Hermès presentó la colección de pañuelos
La obra de Le Parc en Colección Amalita, cuando Hermès presentó la colección de pañuelosArchivo/Ricardo Pristupluk

El vínculo de Le Parc con Hermès se inició en 2013 cuando su director artístico, Pierre-Alexis Dumas, quedó deslumbrado al recorrer su retrospectiva en el parisino Palais de Tokyo. Así fue como nació la idea de trasladar La larga marcha (1974-1975), diez telas cuadradas dispuestas de manera secuencial y atravesadas por líneas de colores, a 60 pañuelos de seda de 90 centímetros de lado, valuados en 7000 euros cada uno. En 2016 se exhibieron en Colección Amalita.

Julio Le Parc y su creación para Hermès
Julio Le Parc y su creación para HermèsArchivo/Gentileza Yamil Le Parc

“Esta obra puede estar asociada a muchas cosas, si se quiere encontrar una metáfora –dijo entonces en una entrevista con LA NACION-. Podría ser la larga marcha de mi abuelo, que vino del norte de Francia a París, atravesó el Atlántico, llegó aquí, tomó un tren y cuando las vías se terminaron se bajó en el pueblo de Rivadavia, en Mendoza. O la mía, hasta París; el devenir de la civilización, de las revoluciones…” Una larga marcha que, ahora, llega hasta Japón.

Con obras de artistas argentinos, Bienalsur inaugura una galería al aire libre en Suiza

Fuente: Télam ~ En la tercera edición de Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur) y la segunda en la que participa Crans-Montana (Valais, Suiza) como sede entre otras 50 ciudades, se presenta esta exhibición que estará hasta el 31 de marzo de 2022, y que tiene curaduría de la directora artística del evento, Diana Wechsler.

Con siete obras instaladas en el espacio público de los artistas argentinos Agustina Woodgate, Marie Orensanz y Pablo Reinoso, el colombiano Iván Argote, y los suizos Katja Schenker, Denis Savary y Christian de Belair, además de un homenaje al creador francés Christian Boltanski -fallecido el pasado 14 de julio- se inaugura este miércoles en el marco de Bienalsur 2021 el segmento «Parcours Culturel», una muestra de arte al aire libre que toma cuerpo en la ciudad de Crans-Montana, Suiza.

En la tercera edición de Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur) y la segunda en la que participa Crans-Montana (Valais, Suiza) como sede entre otras 50 ciudades, se presenta esta exhibición que estará hasta el 31 de marzo de 2022, y que tiene curaduría de la directora artística del evento, Diana Wechsler.

Las obras, realizadas con materiales amigables con el medio ambiente, se plantean en tensión entre naturaleza y cultura, y naturaleza y sociedad, como punto de partida del recorrido que proponen en la ciudad suiza, y se enmarcan en los ejes curatoriales que buscan reflexionar sobre modos de habitar con conciencia ecológica.

«Mirar y redescubrir el paisaje», problematizar esta relación «escondiéndose en la arquitectura y generando una presencia tan inquietante como inesperada», es el objetivo de la muestra en la que participan Iván Argote (Colombia/Francia), los argentinos residentes en Francia Pablo Reinoso y Marie Orensanz, los suizos Denis Savary, Katja Schenker y Christian de Belair, además de la también argentina Agustina Woodgate que reside entre Ámsterdam y Miami.

Por otro lado, la exposición también exhibirá la obra «Misterio», del recientemente fallecido Christian Boltanski -padrino de la Bienal- además de la proyección de un video homenaje.

Entre las obras, la presencia del agua como recurso no renovable es el foco del trabajo de sitio específico de Woodgate, que con «The Source» propone una estructura, realizada con material de las canteras de la región, diseñada para entronizar un grifo o bebedero público de agua pura.

Por otro lado, Argote con la «On how we related» busca situar la problemática de la convivencia a través de un banco-balancín (un banco público). El artista instala la paradoja que supone la vida en comunidad en la cual la acción de un sujeto afecta inevitablemente a los demás.

La obra de Schenker.La obra de Schenker.
Con «L’ amie de mon amie» (El amigo de mi amigo), Schenker, creó una esfera de hormigón, cuya superficie pintó con material nacarado que tiene como potencial la del movimiento e invita a la acción performática de los espectadores para que la empujen, modificando su superficie reflejante en ese acto; y el artista local de Belair presenta «L´envol».

La escultura de Savary, «Lokis VII», retoma al personaje de la novela fantástica de Prosper Merimee (1869 un ser entre oso y hombre), creada con fiberglass, lo que le otorga una materialidad traslúcida, ligera y la coloca en una dimensión fantástica. La obra se instala dentro del Parcours en Crans-Montana y llama la atención sobre el oso pardo, especie amenazada y en vías de extinción.

Reinoso presenta «La Chose», un tronco de árbol sin raíces que por la acción del escultor se integra al grupo de árboles de la ciudad, pero como árbol-artefacto.

A su vez, la obra «Invisible», de Marie Orensanz, que representa el ojo de cerradura y ya fue presentada en la última edición de 2019, cambia de ubicación.

La tercera edición de Bienalsur es organizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero La tercera edición de Bienalsur es organizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero
«Crans-Montana es un lugar en el que la relación entre el paisaje natural y la creación humana se produce de manera absolutamente única. Por interferencia o por una presencia repentina e inesperada, la presentación de obras de diferentes artistas en estos espacios alrededor de un circuito, especialmente diseñado para la ciudad de Crans-Montana, hace de ésta un nuevo espacio. Las obras de arte se entremezclan con los espacios del centro urbano, para realizar interferencias con las que el punto de vista artístico busca recrear la percepción del espacio urbano y la naturaleza», define Wechsler.

La tercera edición de Bienalsur es organizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y se desarrolla hasta diciembre en más de 23 países -incluido el Vaticano- y abarca 50 ciudades, 124 sedes y la participación de 400 artistas.

La inauguración será a las 11 (hora local). Se puede acceder a más información acá.

Qué quiso simbolizar el arquitecto Guido con las esculturas laterales del Monumento a la Bandera

Fuente: El Ciudadano Web ~ En 1939, durante la presidencia de Marcelino Ortiz, se emitió un decreto presidencial con el llamado a concurso de planos y presupuesto para la construcción del Monumento Nacional de la Bandera en Rosario. Se presentaron 12 anteproyectos, hubo cuatro premios y tres menciones. El ganador fue “Invicta”, presentado por los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Francisco Guido junto a los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. El contrato se firmó sólo con Guido y los artistas plásticos. Las obras comenzaron en 1943 y se dieron por concluidas 14 años después. La inauguración oficial fue el 20 de junio de 1957. Hay muchas esculturas, pero las de sus laterales tienen un significado especial.

La Pampa
La Pampa

Marcela Römer, coordinadora cultural del Monumento Histórico Nacional a la Bandera, le recordó a El Ciudadano que hubo otro proyecto previo al que ganaron Guido y Bustillo. “Guido diseño el monumento con una impronta americanista. Los fundamentos de las enseñas patrias de los años 40 lo demuestran”, señaló y agregó que Guido estaba muy vinculado al mundo de los artistas, al mundo intelectual. “Tenía una apertura mental muy grande”, dijo de él.

Lema Invicta
Lema Invicta

“Tenemos (en los archivos del Monumento nacional de la Bandera) documentos que muestran cómo Guido pagaba a las empresas y a los artistas. Son cartas y algo en esos escritos también vislumbra los fundamentos teóricos de cómo construir el Monumento, qué iba a mostrar con esa proa hacia el río Paraná, con la enseña patria, a Belgrano. Él discutía con la Junta en Buenos Aires y todas esas discusiones eran por carta también. Allí se revela la simbología de las esculturas”, adelanta.

Las esculturas que se encuentran en el Monumento ya estaban presentadas y dispuestas en la presentación del concurso.

Bigatti

Bigatti

“Si se observa con detenimiento este sector de la obra, se podrá reconocer la representación de olas geometrizadas a la manera del art decó y la presencia de dos colosos que representan al Río Paraná y el Océano Atlántico, este último como un viejo dios del mar coronado de plantas marinas y sujetando en sus manos un pez. La Pampa fue simbolizada a través de la figura de un gaucho y (la cordillera de) Los Andes por un serrano junto a un caballo de tipo montañés”, se puede leer en el libro Ángel Guido: ingeniero civil y urbanista.

En los escritos del Lema Invicta, en el apartado “Los Símbolos”, se puede leer: “En la lámina 12 se expresa claramente la distribución de los símbolos estatuarios en el Monumento. Como podrá inferirse, en el orden de ubicación se ha mantenido un criterio, en cierta medida filosófico. Efectivamente, en orden jerárquico, se distribuyen, sucesivamente, los valores telúricos (la geografía, los océanos, la pampa, los andes); los valores históricos: historia icaica, historia colonial, historia patria); los valores espirituales (la patria, la gloria, el triunfo); los valores económicos (la agricultura, la ganadería, la industria el comercio). Finalmente, en el remate terminal de la torre, una urna de piedra contendrá una Bandera de guerra de prosapie histórica digna. Esta bandera está custodiada por cuatro gigantes: los cuatro puntos cardinales de la patria”.

El mismo texto indica que “El contrafrente está dedicado a Belgrano. Desde la escalinata Monumental de los Héroes, se accede al atrio y el altar de la patria. Sendos bajorrelieves e en los costados del atrio, simbolizan la bandera de guerra. Con el acto de su creación en Rosario por Belgrano y a la Bandera Civil como tutora maternal de la vida argentina de Paz y Trabajo. Por ultimo desde el atrio un pasaje franco conduce a la cripta de Belgrano, donde se depositarán los restos del prócer”.

Las indicaciones de Guido y su equipo abundan además sobre otras intenciones de significado. Por ejemplo, sobre el “Propileo triunfal y escalinata monumental de los próceres”. Y señala: “Como es fácil apreciar en los planos que acompañan esta memoria, el partido monumental del proyecto se logra mediante la urbanización total de la plaza de Belgrano” con su remodelado y la instalación de los propileos y escalinatas.

Guido proponía que el propileo fuera un “verdadero vínculo monumental entre el Monumento propiamente dicho y el Pasaje Juramento”. Con eso, se entusiasmaba, “desde la Plaza de Mayo se podrá admirar el Monumento recortado por las elegantes y ágiles columnas del Propileo. Solución estética y urbanista, creemos, singularmente acertada”.

El costo aproximado de la obra, que incluía las remodelaciones en el terreno y la ejecución del Propileo y Escalinatas, ascendía según los cálculos de sus creadores a “$250.000, aproximadamente” en moneda de la época.
Cuatro esculturas: las de los laterales, de Fioravanti y Bigatti

La Pampa: conjunto escultórico de Alfredo Bigatti. Esta figura encarna al gaucho legendario a quien la posteridad reivindica por ser el que luchará por la libertad y la independencia de nuestro país y representa una de las regiones de nuestro territorio.

Los Andes: obra de José Fiorvanti. Ubicada sobre calle Santa Fe, escoltando a la Patria Abanderada, este conjunto escultórico encarna al hombre de la montaña de pie junto a su caballo y representa una de las regiones de nuestro territorio.

Océano Atlántico: el escultor Alfredo Bigatti recostó sobre la segunda ola estilizada que surca la nave patria a su poderosa expresión del Océano Atlántico bajo la forma de un moderno dios de las aguas, que aprisiona entre sus manos la vida del mar. Obra realizada en mármol travertino de los Andes, se encuentra ubicada en el lateral de la Proa sobre calle Santa Fe.

Río Paraná: José Fioravanti concibió y plasmó en la piedra ésta monumental materialización del ancho río que con su vigorosa mansedumbre fecunda la planicie que lo acompaña y espera con serenidad los barcos que lo surcarán.

Ángel Guido, obsesionado por la identidad cultural

Guido
Guido

Nació en la ciudad de Rosario en 1896. Fue arquitecto, ingeniero, urbanista e Sus obras no solo se desplegaron en el marco nacional, sino que traspasaron las fronteras al igual que su nombre.Se caracteriza por un estilo neoclásico cuya impronta puede valorarse en la mayoría de sus trabajos, en los que se aprecia una fusión hispanoindígena fruto de la arquitectura colonial y tintes nacionalistas, producto de su continua búsqueda por afirmar una identidad cultural.

La obra máxima de su carrera fue la proyección y construcción del Monumento a la Bandera, junto a Bustillo, que luego continuará solo.

En Rosario también se pueden apreciar otras de sus construcciones: el museo histórico provincial Julio Marc, la Casa Fracassi frente a la Plaza Sarmiento y en gran medida hoy ocupado por un comercio multiventas, y la sede del Club Gimnasia y Esgrima. También estuvo a cargo de los planos del Correo Central de la ciudad, proyecto que debido a sus ambiciones no llegó a concretar.

Alfredo Bigatti, contertulio de Marechal en París

Alfredo Bigatti
Alfredo Bigatti

Escultor, medallista y artista visual argentino, cuyas obras más importantes están el Monumento a la Bandera. Nació en Buenos Aires en 1898. Bigatti fue estudiante y profesor en la Academia de Bellas Artes. Durante el periodo comprendido entre 1924 y 1928 comenzó a viajar por diferentes países de Europa, incluyendo una estancia en París, donde fue alumno de Antoine Bourdelle y se reunió con otros artistas argentinos, como el poeta Leopoldo Marechal –el mismo año en que iniciaba su novela fundacional Adán Buenosayres– y el pintor Aquiles Badi.

Tras su regreso a la Argentina, continuó con la docencia.
José Fioravanti, cliente de Marcelo Alvear

Escultor autodidacta, expuso sus obras en Argentina y en Europa. Colaboró con diversas esculturas del exterior del Monumento.

Fioravanti se formó en los talleres de escultura de Buenos Aires. En 1919 obtuvo su primer premio. Pronto viajó a Europa, donde expuso en varios países.

El presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear le encomendó la realización de decoraciones escultóricas en el vestíbulo de la Casa Rosada. Pronto su obra se haría prolífica y variada.

Jose Fioravanti
Jose Fioravanti

Una deuda pendiente: buscan abrir el primer museo dedicado al diseño argentino

Fuente: Grupo La Provincia ~ El mayor patrimonio de diseño argentino, el acervo de la Fundación IDA que reúne un millón de objetos y que incluye desde el prototipo de la silla BKF hasta la gráfica original del instituto Di Tella, o los modelos de indumentaria de Mary Tapia, por nombrar algunos ejemplos, busca convertirse en el primer museo del país dedicado exclusivamente a la exhibición de piezas que den cuenta de la innovación nacional en mobiliario, gráfica e indumentaria, entre otros campos.

Por estos días la Fundación IDA celebra ocho años desde su nacimiento con el anuncio de la futura creación, estimada para 2023, de lo que se llamará el Museo Argentino del Diseño, por el cual han estado trabajando en la restauración y puesta en valor de su colección, abocada al diseño industrial, gráfico, de indumentaria y textil.

La colección del futuro museo abarca un arco temporal de cien años, que va de 1920 a 2020 y en este recorrido por la historia del diseño aparecen de manera ineludible algunos objetos icónicos, como la cabeza con clavos de Geniol (escultura del artista italiano Sergio Sergi), las alpargatas del fabricante homónimo, los televisores Noblex, o la heladera Siam Di Tella, que en los años 30 se promocionaba con el eslogan “lo que puede hacer una máquina no debe hacerlo una mujer”.

Otro clásico de esta amplísima disciplina es la silla BKF, símbolo del diseño nacional argentino en el mundo: un sillón de acero y cuero diseñado en 1938 en Buenos Aires por los arquitectos Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari -cuyas iniciales dan nombre al mueble-, quienes habían trabajado previamente en el estudio de Le Corbusier, en París.

“El diseño es una manera de producir y pensar, que muta en el tiempo: lo que en los años 50 se llamaba diseño era la programación, pero tiene que ver principalmente con la configuración de los espacios o los entornos. El cruce con inmigrantes, las cualidades locales, los recursos naturales y simbólicos propios, la riqueza es la conjunción de lo que llamamos diseño argentino”, explica a Télam Wustavo Quiroga, presidente de la fundación que impulsa el museo, arrimando una definición de lo que conocemos como diseño nacional.

“Visto desde afuera, el diseño argentino está muy vinculado con la artesanía, con los materiales nobles, con las producciones del cuero, del tejido, con cuestiones identitarias, pero desde adentro, tiene que ver con una manera flexible de adaptarse en el tiempo. Argentina ha tenido muchos ciclos críticos, crisis económicas, políticas y el diseño está muy vinculado al objeto que produce una empresa, y cómo se han mantenido en el tiempo, a veces con estrategias estéticas, a veces, productivas”, agrega Quiroga.

Si se piensa en moda argentina, no faltan en esta colección que será parte del futuro museo los primeros modelos realizados por Mary Tapia, la artista tucumana pionera en incorporar las raíces autóctonas en el vestir, quien exhibió sus piezas en el Di Tella, a fines de los 60, y se terminó de consagrar así en las galerías chic de la época.

Fue justamente la década de los 60 y la vanguardia del Instituto Di Tella una “época dorada del diseño”, con múltiples creaciones donde destacó “el proyecto ‘fuera de caja’ que hizo Romero Brest junto con el artista pop Edgardo Giménez, donde producían (los artistas que allí participaban) tazas, papeles de correspondencia, lámparas, indumentaria, mobiliario, concebido como una manera integral del arte en la vida, una incubadora”, detalla el presidente de la fundación IDA.

Son muchísimos los documentos en papel que se conservan en el futuro museo, donde alberga también todo lo que refiere al diseño gráfico del mítico Instituto Di Tella, un departamento de aquel espacio de vanguardia que llevaba adelante el reconocido artista Juan Carlos Distéfano.

¿Pero por qué Argentina no tiene un museo dedicado al diseño argentino? “En primer lugar los museos siempre estuvieron más abocados a las artes visuales y el diseño quedó relegado, pero además no existía acervos patrimoniales sistematizados, como el que estamos llevando adelante desde IDA, con archivos y piezas, que permite cambiar el sentido de la enseñanza del diseño. Hubo en los años 60 un intento pero no prosperó”, destaca Quiroga.

Para el presidente de IDA, “el diseño está infiltrado en todos los ámbitos de la vida de una manera permanente y con la creación del museo lograremos que se genere un espacio de reflexión y de exposición, porque en definitiva el diseño le da sentido a muchas cosas que nos rodean. Ayuda a tener una visión sociológica y antropológica del hombre con los entornos, con los objetos, con la comunicación, con la vestimenta, con la arquitectura”.

Es por eso que la colección incluye íconos del diseño seleccionados por su impronta territorial, su calidad integral y su innovación estética, social y tecnológica; piezas que están acompañadas a su vez, con elementos clave de las etapas previas a la propuesta final, como maquetas, ensayos materiales y prototipos.

De este modo, el conjunto patrimonial se nuclea en cuatro grandes áreas delimitadas como “Diseño Industrial y de Producto”, “Diseño Gráfico y Comunicación Visual”, “Diseño de Indumentaria y Textil” y “Pensamiento y Gestión”, que a su vez albergan otras subramas como diseño arquitectónico, de interiores, paisajístico, audiovisual o multimedia.

“La idea del museo es poner en valor el diseño como un elemento en la vida cotidiana -insiste Quiroga-. Dar cuenta de cómo pensamos el diseño en el tiempo, y cómo lo pensamos en la actualidad”, destaca sobre este acervo que no solo conserva piezas sino también su comunicación, las campañas gráficas, los balances, los productos, la prensa, la difusión en medios y más.

En la actual fundación y futuro museo, los archivos están compuestos por diferentes formatos de documentos que en su totalidad evidencian sus técnicas de desarrollo y el aspecto creativo, estratégico y productivo del diseño.

Es así que este inmenso corpus incluye procesos de trabajo (cuadernos, bitácoras, bocetos, anotaciones, planos); procesos tridimensionales (pruebas de materiales, maquetas, moldes, matricería, piezas componentes y de diseños); registros orales, visuales y audiovisuales de proyectos específicos y exposiciones (fotografías, negativos, diapositivas, placas, audios y videos); documentos de difusión y comunicación (prensa, carpetas, catálogos, afiches, invitaciones); escritos y documentos legales (cartas, informes, patentes, certificados).

Según el especialista, responsable de la colección más grande en Latinoamérica de diseño, “en el último tiempo hubo que incorporar las producciones que se dieron en época de pandemia, donde todo se ha digitalizado, porque el diseño acompaña los movimientos de la vida, entonces si la pandemia dice ‘nos vamos a comunicar distinto’ el diseño va para ese lado”, ejemplifica.

Y para remarcar la importancia del diseño en la vida cotidiana apela a un ejemplo mucho más contundente y actual: “El diseño debe abarcar lo federal, la equidad y tratar de ser lo más plural posible. Pensá en las campañas que se dieron para la equidad de género, donde convirtieron un color y una bandera en un objeto político. Un pañuelo verde o uno celeste se convirtieron casi en manifiesto, una declaración que marca una comunicación en la calle. Hace años era impensado ver a los pañuelos verde o celeste de ese modo”.

“Las cosas cambian y el diseño tiene que ir acompañando y modelando todo eso -reflexiona Quiroga, en referencia a la importancia de abrir el primer museo de diseño argentino-. La pandemia, por ejemplo, nos hizo utilizar otra vez diseños para emergencias, para resolver de manera rápida una catástrofe, estructuras para la emergencia, arquitecturas efímeras, hospitalarias, señalización de emergencia».

En este tiempo, de cara a la inauguración, la fundación que integran 30 profesionales organizó nueve exposiciones en museos y centros culturales nacionales, como por ejemplo la muestra “Matrices, mujeres del diseño” que se vio en 2020 en el Centro Cultural Kirchner para visibilizar el trabajo de grandes mujeres argentinas hasta ahora no historiografiadas, con obras de Victoria Ocampo, Grete Stern, Mary Tapia, Dalila Puzzovio, Renata Schussheim y más.

Encuentran una fotografía que muestra el camino en que el Van Gogh pintó su último cuadro

Fuente: Ámbito ~ Una foto tomada en la localidad de Auvers-sur-Oise, al norte de París, alrededor de 1907, muestra al pintor Vincent Van Gogh en el lugar en el que pintó su último cuadro horas antes de morir, según confirmaron el Museo Van Gogh, en Ámsterdam, y el Instituto Van Gogh, de Francia.

La imagen muestra las poderosas raíces de acacia que llamaron la atención del artista neerlandés y están plasmadas en su último lienzo, titulado «Raíces de árboles», en el que está el camino que lleva a la posada Auberge Ravoux, donde falleció a los 37 años, el 29 de julio de 1890, después de pegarse un tiro.

Según informa el diario El País, representantes de ambas instituciones confirmaron «con absoluta certeza» que la fotografía hallada por un historiador y luego reconocida por un arquitecto muestra el enclave donde pintó ese último cuadro.

Vincent Willem Van Gogh, sobrino biznieto del pintor, y Emilie Gordenker, directora del museo del artista en Ámsterdam, recibieron una reproducción de la fotografía de parte del Instituto Van Gogh. Y su director científico, Wouter van der Veen, aseguró que se trata de un descubrimiento histórico «porque el ángulo de la imagen es muy parecido al escogido por el artista para su obra y varias de las raíces de esta foto fueron cortadas luego y no aparecen ya en la postal presentada el año pasado».

El recorrido para llegar a esta fotografía comienza cuando Thomas Reveau, un arquitecto francés, vio en el blog de un historiador aficionado, Fabrice Dassé, una instantánea que le llamó la atención. Luego Dassé buscó los datos del municipio de Pontoise, cercano a Auvers, y en enero publicó un texto sobre un reportaje fotográfico del río Oise, afluente del Sena.

Se trataba de una serie de negativos en vidrio, que había comprado en Bélgica, y mostraban el viaje en barco realizado por la familia de Edouard van Halteren (1874-1946), presidente del Real Club Náutico de Bruselas, en el verano de 1906 o 1907 y Van Halteren aparece sentado en las raíces, al pie de la Rue Daubigny, el camino que llevaba a la posada de Van Gogh.

«La foto estaba puesta al revés en el blog, pero Thomas Reveau se dio cuenta de que era el mismo paraje de la postal y es conmovedor que unos aficionados hayan acertado así», resaltó Van der Veen.

Vincent Van Gogh.
Vincent Van Gogh

Según Jean-François Serlinger, dueño del terreno, en este momento «hay una lucha de poder en el seno del Ayuntamiento que impide las visitas» y precisa que «desde que se publicó el hallazgo de la postal, el año pasado hay una tapia que no deja contemplar las raíces de acacia» ya que el Consistorio esgrimió sus derechos sobre el lugar, pero los topógrafos dieron la razón a Serlinger sobre la propiedad.

El dueño del terreno interpuso un recurso por abuso de poder por parte de la alcaldesa, Isabelle Mézieres, y ha abierto unos agujeros en la tapia para que se pueda divisar el lugar.

Relata este itinerario en una página personal de web porque le parece una falta de respeto que «el lugar que fue la última inspiración de Van Gogh y es un lugar poético y de herencia cultural, está tapado» .

No todo son viajes al espacio: el arte crece como inversión alternativa de los millonarios más innovadores

Fuente: Cronista ~ Algunos de los empresarios más importantes del mundo tienen como ocupación «alternativa» la compra de grandes obras, muchas de las cuales donan o prestan a los museos.

En la Argentina lo fueron Antonio y Mercedes Santamarina, que llegaron a vender campos para comprar arte; luego Mario Hirsch, la cabeza del grupo Bunge & Born, que regalaba a la gente que trabajaba con él obras de Molina Campos. 

También Amalita Lacroze quien compró la obra más cara en su momento, en 1980, en 7 millones: el fabuloso Turner que puede verse en Puerto Madero en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.

También formó una extraordinaria colección de impresionistas y de pintura argentina Carlos Pedro Blaquier y en los últimos años Eduardo Costantini ha iniciado una importante colección de arte Iberoamericano que se puede ver en su Malba.

Hoy las grandes galerías de arte y las casas de subasta buscan pinturas y esculturas que les dejen buen margen de ganancia, y en general son obras que superan los 50 millones. Luego de tenerlas en consignación comienzan a ofrecerlas a unos 30 compradores que están dispuestos a invertir esa suma en una sola obra de arte.

La mayoría de estas operaciones se realizan privadamente y no se conocen, pero otras que van a subasta sí permiten saber el vendedor y el comprador en muchos casos.

La señora Alice Walton, heredera con sus dos hermanos de Walmart, compra tanto para su colección privada como para el museo que ha formado en Texas. Ella compró una obra de Rauschenberg en 88 millones y una «Flor» de Georgia O’Keeffe en 44 millones.

El creador de Amazon, Jeff Bezos, acaba de donar 200 millones al Museo del Arte y Espacio en Washington y se compró un Ed Ruscha en 52 millones. Además parece que está comprando mucha obra de autores americanos.

Francis Bacon realizó 26 trípticos en su vida, y uno que tenía como personaje a su amigo y colega Lucian Freud, ofrecido en 2014, lo compró Elaine, ex esposa del magnate de los casinos Steve Wynn, en 145 millones. Este año salió a la venta uno que era de una colección noruega y se vendió en 85 millones.

Hay grandes compradores que viven en Suiza y Turquía, pero permanecen en el anonimato. El Señor Patrick Drahi no sólo compró en 3500 millones de dólares la casa de subastas Sotheby’s, sino que también está comprando obras de importancia, como hace también François Pinault, el dueño de Christie’s. Es lógico ya que aquellos que vendemos arte debemos dar el ejemplo y siempre comprar.

Kenneth Griffin compró en 500 millones un Pollock y un De Kooning, pero no los llevó a su casa, los prestó al Instituto de Arte de Chicago.

El japonés Yusaku Maezawa compró dos Basquiat en precios récord, de 103 millones y 50 millones, luego desapareció del mapa y a fines del 2019 vendió su parte en su empresa, en 2800 millones, y ha vuelto a comprar obras de arte.

El más fuerte comprador chino, vive en Taiwán y se llama Pierre Chen. Muchas operaciones privadas realiza Steven Cohen, que no sólo compra sino que también vende en valores que superan los 100 millones. Otro fuerte comprador es Leon Black quien pagó 120 millones por «El Grito» de Munch.

En los ochenta los grandes compradores fueron los japoneses, como el señor Saito, que en dos días invirtió 180 millones en un Van Gogh y un Renoir, siguiendo los pasos de la compañía de seguros Yasuda que pagó 40 millones por unos girasoles del artista, que creo fueron el puntapié inicial de estas décadas doradas del mercado de arte.

Hoy los grandes compradores son los árabes y los chinos, que son los que sostienen el mercado de arte.

Arte en las calles: un increíble mural se despliega en barrio Bajo Pueyrredón

Fuente: Vía Córdoba ~ En el marco del programa “Arte de Nuestra Gente”, se inauguró un nuevo mural gigante en la ciudad de Córdoba. Se trata de una obra de 1400 metros cuadrados que se extiende por el viaducto de calle Polonia, en inmediaciones del CPC Pueyrredón.

La obra estuvo a cargo del artista Hernán Capelletti, conocido como “El Cape”, tuvo una duración de dos meses y contó con la participación de vecinos de la zona de Bajo Pueyrredón. A lo largo de más de 200 metros de muros, la intervención artística expresa dos conceptos: la economía circular y sustentabilidad con la cultura barrial y personajes del lugar.

Nuevo mural en barrio Bajo Pueyrredón. (Prensa municipalidad)
Nuevo mural en barrio Bajo Pueyrredón. (Prensa municipalidad)Nuevo mural en barrio Bajo Pueyrredón. (Prensa municipalidad)

“La recuperación de los espacios públicos requiere una decisión política del Municipio y el trabajo consensuado con los vecinos e instituciones de los barrios. Y este mural es el resultado de ese trabajo mancomunado con los vecinos de la ciudad”, expresó Victoria Flores, titular del ente Córdoba Obras y Servicios.

El mural de calle Polonia completa una serie de trabajos integrales realizados previamente en el sector, que incluyeron la pintura de cordones cuneta, demarcación de sendas peatonales, limpieza y desmalezado de veredas. También se repusieron tapas de cloaca y construyó una rampa para personas con discapacidad en la esquina de Gavilán y Armenia.

Nuevo mural en barrio Bajo Pueyrredón. (Prensa municipalidad)
Nuevo mural en barrio Bajo Pueyrredón. (Prensa municipalidad)Nuevo mural en barrio Bajo Pueyrredón. (Prensa municipalidad)

Da Vinci, Van Gogh y Monet en criptoarte: el Hermitage pondrá a la venta copias virtuales de sus obras

Fuente: Infobae ~ El mayor museo de Rusia, el Hermitage de San Petersburgo, pondrá a la venta algunas de sus obras de arte con copias virtuales en una subasta de NFT (“criptoarte”), organizada conjuntamente con la plataforma Binance, informó este lunes la pinacoteca. “Como parte del primer proyecto en ese ámbito, el museo lanzará una serie de NFT (”Non-Fungible Token”) de edición limitada con copias digitales de obras maestras de su colección”, explicó el Hermitage en un comunicado.

Se trata de obras como Madonna Litta de Leonardo da Vinci, Judit de Giorgione, Lilac Bush (Las lilas) de Vincent Van Gogh, Composition VI (Composición VI) de Vasili Kandinsky y Corner of the garden in Montgeron (Esquina del jardín en Montgeron) de Claude Monet. Para cada pintura, se crearon dos ejemplares de NFT. Uno se almacenará en el Hermitage y el segundo se presentará en el mercado de Binance y se podrá adquirir en una subasta a finales de agosto. Todo el beneficio de las ventas irá a parar a los fondos del Hermitage.PUBLICIDAD

Cada copia digital será firmada por el director del museo, Mijaíl Piotrovski, quien prometió que este centro continuará usando las nuevas tecnologías para hacer más accesibles sus colecciones. El Hermitage explica que de esa manera se crean obras independientes con la firma del director, la fecha y la hora exacta de la rubrica, que acredita el carácter único de las piezas.“Madonna Litta”, de Leonardo da Vinci“Madonna Litta”, de Leonardo da Vinci

“Las nuevas tecnologías, en particular la cadena de bloques, han abierto un nuevo capítulo en el desarrollo del mercado arte”, señaló Piotrovski, quien agregó que la pinacoteca, que alberga más de tres millones de obras de arte, continuará ampliando sus “capacidades digitales” y haciendo nuevos “experimentos” en el ámbito virtual.

Con la creación de sus NFT, el museo ruso abre el camino a la posterior incorporación del criptoarte a la vida diaria de las instituciones de la cultura, al sentar un precedente con la creación de las copias digitales de sus obras en medio de una fuerte regulación del criptomercado en este país.