Fuente: Ministerio de Cultura ~ Una convocatoria destinada a todas aquellas personas interesadas en conocer y aprender cómo identificar y registrar los bienes culturales. La inscripción cierra el 18 de junio.
¿Qué es? El Ministerio de Cultura, por medio de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, abre la convocatoria para el curso virtual y autoguiado “Cómo reconocer y registrar bienes culturales (Nivel básico)”. La presente convocatoria busca proporcionar a los participantes una serie de contenidos conceptuales y procedimentales para realizar la identificación y el registro de bienes culturales.
¿Cuándo se va a realizar? El curso comienza el martes 28 de junio y se dispone de hasta 4 semanas para realizar las lecturas y los ejercicios propuestos. Se dictará a través de la plataforma Aula Cultura del Ministerio de Cultura.
¿Para quién está pensada la actividad? El curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en los bienes culturales en general y que quieran aprender cómo identificarlos y realizar un primer registro de los mismos. Además resulta pertinente para todas aquellas personas vinculadas con organismos culturales que cuentan con colecciones de bienes culturales pendientes de registro e inventario. No se requieren conocimientos previos en la temática.
¿Cómo y hasta cuándo está abierta la inscripción? Para postularse al curso se debe completar el siguiente Formulario de Inscripción. Se recibirán postulaciones hasta el sábado 18 de junio inclusive. La confirmación de vacantes se realizará por correo electrónico el día viernes 24 de junio.
Fuente: Ministerio de Cultura ~ Para trabajadoras y trabajadores de museos e instituciones culturales de todo el país con interés en la comunicación en espacios culturales. Convocatoria abierta del 6 al 17 de abril.
¿Qué es?
Un curso virtual intensivo de formación profesional, abierto y gratuito, que explora desde un enfoque polifónico el universo de la comunicación en los museos como eje integral que atraviesa todas las áreas de la institución.
El curso ofrece recursos para enfrentar los desafíos cotidianos que los equipos de museos encuentran al desarrollar acciones de comunicación y busca contribuir a la profesionalización de un área de trabajo cada vez más relevante en el contexto actual.
El contenido presenta cuatro grandes perspectivas, desde las cuales diferentes especialistas en la temática invitan a pensar la comunicación en museos: Narrativas (Celina Hafford), Diversidad (Germán Paley), Planificación estratégica (Mariana Minervini) y Mundo digital (Mariel Breuer). Está desarrollado principalmente en formato audiovisual y ofrece además materiales de lectura, herramientas prácticas, pódcast y casos de estudio.
¿A quiénes está dirigido?
El curso está dirigido a trabajadoras y trabajadores de museos e instituciones culturales de Argentina, principalmente a quienes realicen tareas vinculadas con áreas de comunicación, prensa, diseño y desarrollo de contenidos, etc.
¿Cómo es la cursada?
Esta segunda edición ofrece dos modalidades de cursada y certificación: con acompañamiento y autoguiada, a elección de cada participante en el momento de la inscripción, de acuerdo a sus intereses, necesidades y disponibilidad de tiempo actual.
En ambos trayectos, la cursada dura cinco semanas y es asincrónica, es decir que no tiene días ni horarios fijos para cursar. Cada participante puede ingresar al aula virtual en el momento del día que le resulte más cómodo.
El curso se realiza en la plataforma federal de capacitación virtual del Ministerio de Cultura de la Nación. Para participar es necesario contar con acceso a un dispositivo (computadora, tablet, celular) con salida de audio y conexión a internet.
Para más información sobre los contenidos y modalidades, pueden consultar el programa del curso.
¿Hasta cuándo está abierta la inscripción y cuándo comienza el curso?
Pueden inscribirse hasta el 17 de abril de 2022 (inclusive). Se informará vía correo electrónico la confirmación de la vacante dentro de la modalidad seleccionada.
El inicio de la cursada es el 17 de mayo de 2022. La duración es de 5 semanas.
Sobre el Área Formación y Redes – Secretaría de Patrimonio Cultural
El Área Formación y Redes de la Dirección Nacional de Museos y la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial, dependientes de la Secretaría de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura de la Nación), desarrolla y ofrece cursos virtuales, abiertos y gratuitos sobre temáticas actuales que invitan a repensar la gestión del patrimonio y de los museos.
Mediante diferentes iniciativas, se propone conectar a equipos e instituciones de diversos tipos, trayectorias y escalas de toda la Argentina con el fin de contribuir a la consolidación de su dimensión pública como espacios de investigación, pensamiento y transformación social. Promueve también la conformación de comunidades de aprendizaje y práctica museológica a nivel nacional.
Fuente: Argentina ~ Ya está abierta la inscripción para una capacitación destinada a trabajadores y trabajadoras culturales para promover el fortalecimiento de una conciencia ambiental y repensar las prácticas cotidianas desde una perspectiva ambientalista.
La Dirección Nacional de Formación Cultural, perteneciente a la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura; el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires; y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, presentan el nuevo curso “Espacios culturales sustentables” destinado a trabajadores y trabajadoras culturales para promover el fortalecimiento de una conciencia ambiental y repensar las prácticas cotidianas desde una perspectiva ambientalista que genere conciencia sobre procesos de convivencia con su entorno.
La propuesta consta de un total de cuatro encuentros, tres de los cuales son sincrónicos y están a cargo de especialistas en el área que compartirán ideas, conceptos, propuestas y experiencias prácticas para repensar nuestros modos de hacer y, además, un encuentro presencial de cierre. Se propone un primer acercamiento a la perspectiva ambiental integral, la cosmovisión y entender la relación con el ambiente. También se desarrollarán conceptos ligados a la economía circular, gestión de residuos y soberanía alimentaria con especial énfasis en el aspecto práctico. Y como cierre se abordarán cuestiones relacionadas con la comunicación y divulgación dentro de los espacios culturales.
La cursada se divide en tres módulos: “Introducción a la perspectiva ambiental”, a cargo de Irene Bibiana Tomé, en el cual se verán los aspectos básicos de la problemática ambiental y el marco normativo, “Ética ambiental y sustentable: economía circular, gestión de residuos y soberanía alimentaria”, donde Julia Mancini hablará sobre cómo ser responsable de bienes y servicios al interior de los centros culturales, así como también cómo debe ser el protocolo para compras sustentables. Se planteará una guía de reducción del consumo eléctrico y formas de reducir los residuos. En el último módulo, Santiago Spigariol se encargará del aspecto comunicacional con “Comunicación para centros culturales sustentables”, se hablará de la Educación Ambiental desde la selección de imágenes hasta los materiales que se utilizan para la cartelería. Como cierre, Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dará la clase abierta “Cultura en clave ambiental. Herramientas y conceptos para construir el ambientalismo popular”, de modalidad presencial, que se transmitirá en vivo por Formar Cultura.
Inscripciones abiertas del 16 al 23 de marzo. Más información e inscripciones en la plataforma Formar Cultura.
Fuente: Arte Online ~ Arthaus, impulsa programas de incentivo al arte contemporáneo. Está comprometida con el estímulo al arte, promoviendo el desarrollo de proyectos, premios y subsidios a creadores. Su identidad se construye a partir de la diversidad de la producción artística.
Concebido como un espacio de producción e investigación atravesado por el cruce de las prácticas artísticas contemporáneas la Fundación sostiene un proyecto de premios y subsidios a los creadores en cooperación con instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes. En el caso del MNBA los acuerdos de trabajo contemplan también la adquisición anual de una obra que será incorporada al patrimonio del Museo.
-Convocatoria para artes visuales en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta primera edición está destinada a las artes electrónicas. Se convoca a la presentación de proyectos en los cuales serán admitidas todas las expresiones de las artes electrónicas experimentales. Serán otorgados tres premios: Primer premio de 600.000 pesos y dos premios de 300.000 pesos cada uno, destinados a la producción de obras cuyo resultado será exhibido en el MNBA.
Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2022
-Convocatorias para laboratorio de prácticas escénicas contemporáneas bajo la coordinación de la directora Ana Alvarado. El mismo está destinado a artistas con experiencia previa en actuación teatral, interpretación en teatro de objetos, danza, performance y/o artes audiovisuales o multimediales con prácticas performáticas. El laboratorio será de carácter presencial.
Cierre de la convocatoria: 31 de marzo del 2022
Para conocer los requerimientos de la convocatoria y toda otra información ingresar al sitio web: https://www.arthaus.ar/calls o dirigirse la siguiente mail: info@arthaus.ar
Fuente: Ámbito ~ El Museo Nacional de Bellas Artes abre su agenda de verano con actividades y talleres para grandes y chicos.
Si te quedas en la Ciudad este verano, una buena opción para disfrutar son las actividades que ofrece el Museo Nacional de Bellas Artes en enero y febrero. La agenda cuenta con muestras temporarias, recorridos por la exposición permanente y actividades temáticas para toda la familia. ¿Un dato? La entrada es gratuita y es necesario reservar para garantizar el protocolo por la situación sanitaria.
Las obras disponibles son no sólo las de la colección permanente, sino también incluyen las exhibiciones temporarias “Dante x Alonso” -disponible hasta el 27 de febrero- y “Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/2021”. Dentro de la colección permanente se encuentran además obras como la colección fotográfica de Annemarie Heinrich, quien retrató a Eva Duarte y Tita Merello, entre otras.
También, habrá un taller de dibujo en sala, “Bocetos dantescos”, dedicado a jóvenes y adultos, que se realizará los viernes 28 de enero, y 4, 11, 18 y 25 de febrero; los sábados 29 de enero, y 12, 19 y 26 de febrero; y los domingos 23 de enero y 6 de febrero, siempre de 17.30 a 18.45.
La obra de Dante también será objeto de análisis durante la visita guiada organizada el sábado 19 de febrero para personas con visión reducida, que invitará a percibir las esculturas de Auguste Rodin inspiradas en la Divina Comedia a través del tacto y del relato.
Una opción para los más chicos será el ciclo “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de las obras de la colección. Las lecturas se harán los miércoles 26 de enero, y 9 y 23 de febrero; y domingos 30 de enero, y 13 y 27 de febrero, a las 17 hs. También está una de las actividades más prometedoras: «Misión espacial”, que promete un recorrido para descubrir estrellas, satélites y meteoritos en las salas de arte del siglo XX (miércoles 2 y 16 de febrero; sábados 22 y 29 de enero, y 5, 12, 19 y 26 de febrero, a las 17).
El Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Av. del Libertador 1473, puede visitarse de miércoles a domingo. y la entrada es gratuita. La agenda completa de verano puede verse en www.bellasartes.gob.ar/agenda.
Fuente: Universidad Nacional de las Artes ~ Convocatoria abierta hasta el lunes 21 de febrero de 2022.
Proyecto PAC Artistas Como plataforma para la investigación, producción y contextualización del arte contemporáneo desde perspectivas diversas, Proyecto PAC lanza la 11ra. edición del Programa de Artistas, dedicado a artistas que buscan enriquecer su práctica a través de un programa anual de encuentros de análisis, crítica y producción de obra.
Esta edición articulará el trabajo introspectivo con prácticas específicas que funcionen como fuente.
La dinámica propone la alternancia entre 3 ciclos de clínica de obra grupal y 6 seminarios. Además deberán estar disponibles para cursar, esporádicamente y de manera virtual, los días martes en el mismo horario en el Ciclo de seminarios. Estas clases y talleres complementarán el programa a lo largo del año y tienen el fin de brindar entrenamiento teórico y práctico sobre sistema y mercado de arte, criptomonedas y NFTs; así como también herramientas de gestión para artistas.
Docentes Rodrigo Alonso, Carmen Baliero, Rafael Cippolini, Tomás Espina, Daniel Fischer, Andrés Pasinovich, Gachi Prieto, Andrés Waissman, Juan Manuel Wolcoff, Carola Zech, entre otrxs.
Cronograma
Charla informativa: viernes 4 de febrero de 2022 a las 18 hs en Uriarte 1373, CABA
Primer encuentro de presentación: viernes 4 de marzo 2022
Desarrollo del programa: de marzo a diciembre 2022
Admisión Las y los postulantes deberán enviar un único archivo en formato PDF siguiendo el instructivo que aparecerá en las bases y condiciones, junto al Formulario de Inscripción que se encuentra al final del archivo.
Convocatoria abierta hasta el lunes 21 de febrero de 2022
Fuente: Argentina ~ Ya están disponibles los resultados de la cuarta convocatoria del Fondo Desarrollar IV, una política pública de carácter federal destinada a apoyar espacios culturales de Argentina.
El Ministerio de Cultura -a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales- anuncia los espacios culturales con sede en todo el territorio nacional que resultaron beneficiados en la 4° CONVOCATORIA del FONDO DESARROLLAR – INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN que contó con una inversión de más 100 millones de pesos. La cuarta convocatoria del Fondo Desarrollar alcanzó a 449 espacios culturales por un monto total de $101,827,036.00. La convocatoria, vigente del 2 al 15 de noviembre de 2021, estuvo destinada a espacios culturales con capacidad de hasta 100 personas; espacios con capacidad entre 101 y 200 personas, y espacios con capacidad de entre 201 y 300 personas.
Conocé los espacios culturales de todas las regiones del país que resultaron beneficiados descargando el archivo que figura al final de esta nota.
El Fondo Desarrollar es un fondo federal concursable que brinda apoyo económico a espacios culturales de todas las regiones del país con una capacidad máxima de hasta 300 personas, destinado incentivar la producción de actividades, la cooperativización de los espacios, y la readecuación de infraestructura y adquisición de equipamiento por los protocolos Covid-19.
Se entienden como espacios culturales a los espacios multifuncionales abiertos a la comunidad, en los que actores y colectivos culturales desarrollan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones. Espacios en los que se realizan cursos, talleres, clases, seminarios y/o actividades de carácter educativo y/o formativo relacionadas con cualquier disciplina artística; así como los espacios donde se producen presentaciones de espectáculos en vivo de artes performáticas (música, actuación, danza, circo), y exposiciones, exhibiciones o tiendas de artes visuales, de diseño, audiovisuales y librerías. También incluye espacios en los que funcionan centros culturales, clubes de música en vivo, salas de teatro, danza, circo, galerías de arte, peñas y milongas.
El Fondo Desarrollar, a través de sus cuatro convocatorias, ya alcanzó a más de 1200 espacios culturales de todo el territorio nacional.
Fuente: Cronista ~ Diderot.Art organizará una charla enfocada exclusivamente en este sector con la experiencia de dos empresarios coleccionistas.
El sitio Diderot.Art, líder en e-commerce de obras de arte, organizará el próximo 9 de diciembre a las 19 horas una charla abierta dirigida fundamentalmente a ejecutivos y empresarios que quieren iniciarse en el coleccionismo.
Será la cuarta y última charla de un ciclo de coleccionismo que inició este año.
La curadora Laura Batkis entrevistará a los empresarios coleccionistas Juan Cambiaso y Julián Bersano que iniciaron sus colecciones comprando obra para sus empresas.
El encuentro contará también con la participación de Stefy Jaugust, curadora de Diderot.Art.
Por qué las empresas deben coleccionar arte
En su blog Diderot.Art detalló seis razones por las cuales las empresas debería contar con una colección de arte propia.
Fuente: La Nación ~ Durante medio siglo, impulsó nuevos métodos pedagógicos para el dibujo, el diseño gráfico, la publicidad y el cine.
Despintar el mural de la Gioconda. Esa fue la orden que venía de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El frente de tres pisos del edificio que ocupaba la flamante sede de la Escuela Panamericana de Arte (EPA), en avenida Juramento 1765, en Barrancas de Belgrano, lucía en el año 1983 la imagen de la emblemática dama florentina en versión pop con unos rayos destellantes. Aunque figuras claves del mundo del arte como Jorge Romero Brest, director del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella, y Jorge Glusberg, quien sería director del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1994 y 2003, se opusieron a la medida en solidaridad con la escuela, fue necesario sumergirse en un litigio legal.
Fundada en 1955, la Escuela Panamericana tiene su origen en el Curso de los 12 famosos artistas, que dictaban por correspondencia Hugo Pratt y Enrique Breccia, entre otros.
De unos 30 metros de alto, el mural había demandado un gran esfuerzo: hubo que buscar pintura resistente colorida y combinarla de modo preciso. Se analizaron los múltiples planos de balcones y ventanas. Se diseñó y pintó la imagen de manera que quedara perfecta tanto con las persianas del edificio bajas como levantadas.
Después de semejante esfuerzo, Martín Mazzei –a cargo, junto con Carlos Trillo, de la comunicación integral de la escuela y, en 1984, uno de los cofundadores de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA)– no imaginó la lucha judicial que estaba en puertas. La Municipalidad consideró que el mural era “un anuncio comercial que violaba el código de la publicidad”. Exigía despintarlo sin demora. Como desde la escuela se negaron, se inició un juicio.
La Gioconda sobreseída
Con colores estridentes y un cambio en su emblemática sonrisa, Mazzei transformó la fachada de la escuela: agregó rayos fulgurantes a la versión pop que ya había creado Pino Milas en 1968 como nueva imagen de la escuela, a partir del retrato que Leonardo Da Vinci hizo de Lisa Gherardini, una mujer joven, madre de cinco hijos y esposa del rico comerciante de seda florentino Francesco del Giocondo.
La Gioconda es un ícono popular que ha inspirado a muchos otros artistas. Entre ellos, a Salvador Dalí, Marcel Duchamp y Fernando Botero, quienes caricaturizaron el retrato y lo adoptaron a su propio estilo. El mural que Mazzei diseñó a partir de la imagen de Da Vinci logró conservar el aura hipnótica y misteriosa, ahora desde la vía pública. Mazzei también hizo campañas televisivas. “Hacé la tuya”, decía desde la pantalla la dama de enigmática sonrisa. Una imagen que muchos recordarán junto a otras que marcaron época en la primavera alfonsinista, como, por ejemplo, la amorosa relación de Tubby 3 y Tubby 4, dibujada y con música hiperpegadiza (uno de los jingles más emblemáticos de los 80). Y hubo más: la de las pilas Eveready (con letra y música de Alejandro Dolina y Eduardo Schejtman), que impuso el eslogan “Una pila de vida”, y la de piña colada American Club, que hoy, después de Ni Una Menos, sería impensada: una mujer con un ojo en compota pedía “dame otra piña”. La de Paty vinculó una hamburguesa con una historia de amor (“Paty te quiero” se convirtió en el eslogan de la marca). La Gioconda, pop, colorida e intervenida a veces con bigotes, se convirtió en una imagen doblemente icónica.
Con una reproducción pop de la Gioconda como símbolo en la fachada del edificio de la Escuela Panamericana de Arte, su eslogan “Hacé la tuya” se transformó en una insignia de la primavera democrática.
Al frente de la comunicación integral de la escuela, Mazzei –quien en 1964 se había unido a la agencia Agens y, así, se integraba al equipo de diseñadores que hizo campañas de los productos Siam Di Tella y que, más tarde, sería socio fundador del círculo de creativos argentinos– intervino la Gioconda de Milas: cada año lanzó nuevas campañas. “Para mí, era la imagen de la virgen del arte”, explica el diseñador. Y añade que la idea clave que lo guio en ese momento fue “quien no se distingue, se extingue”.
Quería que el arte “saliera a la calle, que no se agotara en los museos: una escuela de arte, justamente, tenía que ser la primera en propulsarlo”. Buscaba, también, “romper con los viejos y tristes edificios grises e introducir una nota fresca y alegre en la monotonía del barrio”.
Tras la batalla judicial, el juez sobreseyó definitivamente a la escuela, desestimando la denuncia de los funcionarios municipales debido a la “ausencia de inequívoca intención publicitaria, carencia de inscripciones complementarias que le den carácter de anuncio comercial”. Como si fuera poco, el Tribunal destacó “el contenido artístico del mural” e invocó la opinión favorable del crítico Romero Brest.
Hacer escuela
Hijo de inmigrantes polacos que llegaron a la Argentina en 1930, Enrique Lipszyc fue el creador y primer director de la EPA. Con apenas 20 años, lanzó un proyecto innovador en nuestras pampas. Mucho antes de la virtualidad, en 1951, obtuvo de la King Features Syndicate la franquicia para Argentina y Latinoamérica para dar un curso de dibujo por correspondencia diseñado por Alex Raymond, creador de Flash Gordon.
En 1953, Lipszyc editó El dibujo a través del temperamento de 150 famosos artistas, un estudio sistemático sobre las técnicas del dibujo de historietas y de la ilustración americana. Luego, en 1955, lanzó el Curso de los 12 famosos artistas, en el que participaron Hugo Pratt, Alberto Breccia, Carlos Roume, Daniel Haupt y Tito Mena, entre otros pesos pesados del dibujo, la ilustración y la historieta. “«Los 12 famosos artistas» era un eslogan, una marca que da pie al nacimiento de la escuela, que se convirtió en una especie de sol que convocaba a importantes ilustradores y dibujantes argentinos”, recuerda el cineasta David Lipszyc, hermano de Enrique.
«El papel de la Escuela Panamericana no solo fue el de educar, sino el de generar nuevos conocimientos en el campo del diseño gráfico.»
Jorge Frascara
A ritmo vertiginoso, Enrique Lipszyc convocó en 1955 a los principales dibujantes e ilustradores argentinos y fundó la Escuela Panamericana de Diseño (que con el tiempo llegó a tener sedes en Belgrano, el Centro y Flores). Empezó como una escuela de dibujo e ilustración en un contexto de auge exponencial del cómic: algunas revistas de historietas como Misterix alcanzaron el descomunal tiraje de un millón de ejemplares semanales.
Ya en 1962, Enrique Lipszyc y su hermano David viajaron a San Pablo para fundar allí una nueva sede (Panamericana Escola de Arte e Design), que continúa hasta hoy con éxito dirigida por Alex Lipszyc, hijo de Enrique. David quedó al frente del emprendimiento en Buenos Aires.
Ante la debacle del cómic, la EPA comenzó una nueva etapa: se incorporan nuevas carreras (siempre de nivel terciario) para satisfacer las nuevas demandas juveniles. De este modo, EPA desarrolló la carrera de Diseño Gráfico mucho antes de que se creara en la UBA. Impulsó también el área publicitaria para formar diseñadores junior en publicidad y propaganda, diagramación de libros y revistas, imagen visual de empresas y sistemas de señalización. La escuela se especializó en la enseñanza de la comunicación visual y audiovisual, en diseño gráfico, publicidad, artes plásticas, fotografía y cinematografía.
“El mayor legado de la escuela es el que se apropió el alumno: un método interdisciplinario, que iba desde la práctica a la teoría. Nos inspiramos en la Bauhaus. Considerábamos que la interdisciplina era la realidad del mercado global”, señala David Lipszyc.
Para diseñar la currícula de estudios, viajó con su hermano para reunirse con profesionales de universidades e instituciones educativas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Durante medio siglo, la escuela fue un ámbito de experimentación que sumó docentes destacados en las distintas áreas, donde se impulsó el trabajo en equipo, plural, vivo: diseñaron campañas ad honorem de vacunación para el Ministerio de Salud, campañas de alfabetización para el Ministerio de Educación y otras de señalización para el Aeropuerto. La EPA organizó, junto con el Instituto Di Tella, la Bienal Mundial de la Historieta (1968) y, además, participó en congresos internacionales.
La escuela –que no tenía ningún subsidio– llegó a tener 1500 alumnos entre las tres sedes (de los cuales entre un 10% y un 30% recibía becas para continuar sus estudios). Los docentes tenían muy buenos sueldos. Hoy, el método que impulsaron continúa en la sede de Brasil. Aquí, con la crisis del 2000, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. “La situación económica que se vivía en el país era desastrosa. La idea Panamericana no se sustentaba con toda la infraestructura y la cantidad de docentes que teníamos. El alumnado ya no podía pagar la cuota. Además, teníamos una competencia gratuita a un paso de Barrancas de Belgrano: la Facultad de Arquitectura de la UBA, donde ya había docentes que estaban dando clases en ambas instituciones”, señala David Lipszyc. Y agrega: “Por la crisis, en ese momento solo pagaban la cuota un 70% de los estudiantes. Para mantener el nivel de la enseñanza estábamos obligados a reducir notablemente el plantel docente o pagarles menos. Era insustentable”.
Rocambole, que en su infancia había tomado el curso de correspondencia para conseguir una devolución firmada por Hugo Pratt, dictó un taller de ilustración en la EPA.
El cuerpo docente contó, entre muchos otros grandes nombres, con los artistas Luis Felipe “Yuyo” Noé, Margarita Paksa y Alfredo Portillos y los dibujantes e historietistas Alberto Breccia y Hugo Pratt. Además, el diseñador Jorge Frascara (en 1976, dejó la escuela para tomar un puesto en la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá), el cineasta Octavio Getino, Rocambole (nombre artístico de Ricardo “Mono” Cohen, creador de la gráfica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde el arte de tapa de todos los discos hasta los afiches promocionales de los álbumes y los shows) y el escritor Carlos Marcucci (director de la carrera de Diseño Gráfico y Publicitario en la escuela y cofundador de la revista Mengano), que a fines de los 80 ganaría fama como un personaje de El Negro Blanco, la tira de Carlos Trillo y Ernesto García Seijas que reemplazó a El Loco Chávez en la última página de Clarín.
Rocambole empezó su contacto con la escuela mucho antes de integrar el cuerpo docente. Fanático de la historieta, se anotó en el Curso de los 12 famosos artistas para aprender dibujo por correspondencia. Mandó la carta con las estampillas, tal como indicaba la publicidad de la revista de historietas que leía. A vuelta de correo, recibió unas ilustraciones del cuerpo humano y las consignas con los trabajos que debía enviar. “Tenía que hacer algunos ejercicios y diseñar personajes míos”, recuerda Rocambole. “Aquel curso lo hice solo para tener la devolución firmada por Hugo Pratt”. Un preciado documento que consiguió.
“Antes se pensaba que las artes visuales eran solo la pintura, la escultura y el dibujo. La EPA les dio un lugar a las artes populares”, dice Rocambole, quien en una oportunidad viajó a la sede paulista para llevar los premios de un concurso.
Tras estudiar Bellas Artes en la Universidad de La Plata, y con algunos diseños memorables en su haber para la gráfica de Patricio Rey, fue convocado para dictar un taller de ilustración en la escuela. De aquella época, recuerda que con los Redondos tenían un método de trabajo singular. Eran –y siguen siendo– amigos, compartían criterios estéticos y conceptuales: “Pensábamos que una obra debía tener tres soportes: musical, poético y visual”, señala. Y cuenta que, para la producción, los miembros de la banda y él indagaban por separado el tema sobre el que trataba el disco en cuestión y luego se reunían para compartir los resultados.
De sus creaciones, Rocambole jamás hizo copyright. “Creo que el arte es para todos. Me hacen exposiciones constantes”, dice, refiriéndose a las reproducciones de sus diseños en todos los soportes físicos y virtuales imaginables y, además, en la propia piel de los fans, con tatuajes.
Director de la revista Mengano, en la que participaron Fontanarrosa, Quino, Trillo y Soriano, entre muchos otros, y autor de una decena de libros de cuentos y novelas, Marcucci recuerda que la escuela tenía a los mejores profesores de diseño de la Argentina. “Fue una época de felicidad absoluta: recuerdo una fiesta en la que todos bailamos en la calle”, rememora, a sus 90 años, el exdirector de la carrera de Diseño Gráfico.
“Una unidad filosófica y una claridad educativa que pocas escuelas en el mundo han conocido”, así definió Jorge Frascara la EPA, donde dio clases desde 1963 a 1976.
“La escuela me abrió las puertas del mundo del diseño: todo lo básico lo aprendí allí”, dice Fabián Di Matteo, que empezó a cursar por la noche Diseño Gráfico en 1976, cuando tenía 16 años, mientras iba al colegio secundario. Lo hizo por sugerencia del artista Pérez Celis, cuyo hijo era su amigo. Pero solo pudo cursar dos años. A los 18, tuvo que interrumpir sus estudios para hacer el servicio militar obligatorio. Sin embargo, lo aprendido en la escuela fue tan valioso que, apenas terminó el servicio militar, con 19 años, empezó a trabajar en Ediciones La Urraca (revistas Humor y Rock Superstar).
Cuando en 1998 se lanzó la edición argentina de Rolling Stone (la emblemática revista contracultural fundada por Jann Wenner en un sótano de San Francisco, que se convertiría en una marca poderosa asociada a la música y la cultura rock con franquicias en distintas partes del mundo), ocupó el cargo de director de Arte en la versión local durante 15 años. “Hacer la Rolling Stone fue el mayor desafío de mi vida”, dice Di Matteo, quien participó en reuniones con el director de Arte en Nueva York para lograr que la versión nacional tuviera un nivel similar a la revista norteamericana, famosa por sus tapas y su edición.
“Era muy importante la visión de la revista en el kiosco, que llamara la atención. La imagen tenía que ser bien lumínica y llegar en forma directa, destacar. A partir de las reuniones en Estados Unidos, hicimos superproducciones de tapas con personajes muy conocidos a los que se caracterizaba e hipermaquillaba. En esa época, teníamos libertad para incluir diferentes tipografías”, recuerda.
“Una unidad filosófica y una claridad educativa que pocas escuelas en el mundo han conocido”, así definió Jorge Frascara la EPA, donde dio clases desde 1963 a 1976. “Mi descripción del programa y de su metodología educativa fue recibida con admiración en una conferencia que di a los académicos del Departamento de Tecnología Educativa de la Universidad de Surrey, Inglaterra, en 1973″, señala. Y añade: “Las investigaciones en ilustración para la EPA, entre 1974 y 1976, produjeron informes, artículos y conferencias que fueron ávidamente recibidos en Norteamérica y Europa. El papel de la Escuela Panamericana no solo fue el de educar, sino el de generar nuevos conocimientos en el campo del diseño gráfico”.
Frascara considera que los ambiciosos proyectos en equipo que impulsó la escuela permitieron canalizar con muy buenos resultados “el enorme caudal humano de la institución”. Para él, fue interesante participar en los diversos frentes de exploración dentro de la carrera de Diseño Gráfico, pero también “la interacción con fotografía, cine y la unidad de producción: creó la implosión creativa”. Tan solo por dar un ejemplo, entre quienes estudiaron cine en la escuela figuran Marcelo Céspedes, Miguel Pereira y Juan José Campanella, entre otros reconocidos directores.
Durante casi medio siglo, la Escuela Panamericana de Diseño fue una usina de creatividad, un espacio de formación y experimentación, con un pico de exposición mediática y publicitaria en los 80, que trazó una marca y se expandió a diversos ámbitos del imaginario cultural de varias generaciones. El aura de la Gioconda aparece, como fantasma colorido que guiña un ojo, en algún paredón de la ciudad.
La historieta como una de las Bellas Artes
Con la dirección de David Lipszyc, la escuela no solo participó en diferentes congresos a nivel internacional, sino que organizó, con el Instituto Di Tella, la Bienal Mundial de la Historieta (1968).
Oscar Masotta, maestro y máximo exponente del psicoanálisis lacaniano en lengua española, que estaba investigando el lenguaje del cómic y su impacto social, se ocupó de convocar y traer a nuestro país a referentes descollantes del género de España, Brasil, Francia, Italia y Japón. La Bienal se propuso revalorizar la historieta en momentos álgidos para su producción y consumo.
En el Centro de Experimentación Audiovisual del Instituto Di Tella se exhibieron páginas de historietas, bocetos, ilustraciones, libros y revistas especializadas, y un ciclo de proyecciones (que incluyó episodios de animaciones y largometrajes). Expusieron Oscar Masotta, Jorge Romero Brest, Burne Hogarth (creador de Tarzán) y el escritor y guionista de historietas Héctor Germán Oesterheld, autor de El Eternauta, su mayor creación –una magnífica ficción premonitoria, que devino en un clásico para un mayor número de lectores cada día–. Oesterheld, al igual que sus cuatro hijas –Beatriz, Diana, Estela y Marina–, estuvo desaparecido y fue asesinado durante la última dictadura militar.
Además, se exhibió obra firmada por Oski, Copi, Walter Ciocca, Alberto Breccia, Eduardo Ferro, Julio Portas, Quino, Guillermo Divito, Francisco Solano López y Hugo Pratt, entre otros reconocidos dibujantes y guionistas locales.
Abrir chat
1
🎨 Te sumas a Artewapp?
🎨 Info Arte
🎨 Te Gustaría sumarte a Artewapp sin cargo? y/o Tenes alguna otra duda?