Julio Le Parc y Guillermo Kuitca, dos maestros argentinos en Punta del Este

Fuente: Copyright Clarín by Mercedes Pérez Bergliaffa ~ El Maca (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry) es una institución ubicada cerca de Manantiales, en Punta del Este (Uruguay). Comprende un conjunto de edificios construidos en torno a un parque escultórico de 40 hectáreas, y al taller del creador y dueño del museo y predio, el escultor Pablo Atchugarry, reconocido artista plástico que vive la mitad del año en Italia y la mitad en Punta, especializado en escultura en mármol.

Inaugurado por el artista en 2022, el museo –diseñado por Carlos Ott–, es impresionante: los espacios arquitectónicos de cada pabellón integran el paisaje a las muestras. Se trata, por lo tanto, de al menos dos registros actuando en paralelo, el de cada exposición y el de los paisajes, con fondos de colinas y esculturas interviniendo el horizonte, el cielo.

Es en los espacios principales del Maca –ubicados en una de las alas del complejo, en la otra puede visitarse el maravilloso estudio de escultora de Atchugarry y una exposición permanente con sus obras–, en donde pueden observarse actualmente tres muestras de gran formato: Entre dos líneas tenues, de Emil Lukas, más dos exposiciones de grandes maestros argentinos, Quintaesencia, del gran Julio Le Parc, y Desenlace, del conocido pintor Guillermo Kuitca.

El recorrido

La primera de las exposiciones comprende las tres primeras salas del Maca. Son obras en su mayoría bidimensionales, vinculadas a la imagen fotográfica pero con base en el dibujo y sus técnicas.

Sin embargo, algunos de estos trabajos fueron realizados sobre vidrio, tal como si se tratara de fotografías del siglo XIX o de placas de negativos del mismo siglo.

Con la atención puesta en la expresividad de las líneas y en las oscilaciones perceptivas entre los diferentes planos espaciales de las composiciones, Lukas explora la profundidad compositiva y hace un guiño a los lenguajes y disciplinas. Sin embargo, lo único importante sigue siendo la línea, siempre.

Siguiendo el recorrido del museo, la segunda exposición que puede verse es Quintaesencia, del mendocino Julio Le Parc: una exposición antológica con más de 80 de sus obras.

Curada por el Atelier Le Parc y bajo la dirección artística de Yamil Le Parc, la muestra comprende las series más significativas del artista. Se trata de la segunda exposición de Le Parc en Uruguay luego de aquella de 1967 en el Instituto General Electric (IGE), a un año de que el artista recibiera el Gran Premio en la Bienal Internacional de Arte de Venecia.

¿Pero de dónde proviene el nombre de la muestra? De Lorenzo Gigli, el profesor de Dibujo que tuvo Le Parc mientras cursaba tercer año de la Escuela preparatoria de Bellas Artes. Gigli comentaba a sus compañeros, cuando no estaba Le Parc: “Le Parc no dibuja los modelos, él dibuja su quintaesencia”.

El artista sostiene hoy en día que durante aquella época, ese comentario lo llenaba de orgullo. “Todavía hoy sería una inmensa satisfacción oír a lo lejos, a mis espaldas, la voz brusca del arcángel Lorenzo Gigli diciendo: ‘Las obras de Le Parc son la misma quintaesencia'».

Ahora, en el Maca, la primera sala de la muestra de Le Parc contiene sus obras cinéticas, realizadas con movimiento y con luz: los Desplazamientos, los Relieves, las Contorsiones y siempre la luz como rectora de las piezas: su espíritu.

De hecho, es el gran Continuel lumière mobile (1963-2013) el que recibe a los espectadores en la entrada de la muestra, junto a otrosContínuos-móviles como Continuel lumière boite N°3 (2/3 + 1AP, 1959-1965).

Y sí: hay que mencionar el inmenso y bello Continuel lumière cylindre (1962-2022), esa superficie circular en donde las luces crean efectos gracias al movimiento y al tiempo; gracias a la experiencia.

Las Modulaciones I y II (pinturas en blanco y negro y pinturas en color), las Alquimias y especialmente los Continuels-mobiles (Contínuos-móviles), abren y cierran el recorrido por la trayectoria profesional y vital de este artista experimental, inquieto, curioso, disruptivo y especial, agudamente inteligente.

Es posible observar la inmensa Esfera naranja (2019) en el hall del pabellón del museo, de 4,50 metros de ancho, conviviendo con la ondulación de las colinas uruguayas y los muros curvos del maca.

La exposición de Le Parc se completa con un área dedicada a la realidad e inmersión virtuales, paseos digitales por dentro de sus obras, en un pabellón del museo ubicado del otro lado del parque escultórico.

Kuitca, por primera vez

Mientras, la muestra Desenlace, de Kuitca, expone, también, una comprensión profunda y abarcativa sobre el artista. Se trata de la primera exposición de este artista en Uruguay.

Abarca series importantes dentro de su producción, como Nadie olvida nada, El mar dulce y Siete últimas canciones (pertenecientes a los años 80); obras de la serie El idiota de la familia (2018); y trabajos surgidos durante la pandemia, en los que aún continúa trabajando.

De todo el inmenso e importante conjunto de obras del artista presentes en Maca, vale mencionar la presencia de Siete últimas canciones (1986), una de sus obras más conocidas, y también de dos o tres momentos del recorrido por la muestra en los que es necesario, quizás, detenerse: los pequeños planos arquitectónicos desarmados, deshechos, como Congreso, 2 cámaras (2002) o L’Encyclopédie (seis partes, 2002) y Sin título (2019), vinculados al Teatro Colón.

La apenas esbozada serie de monocopias realizadas con óleo sobre papel, representando manos, manchas o árboles invernales, esqueletos tristes de madera seca (Sin título, 7 partes, de 2020). La vitrina conteniendo escenas pequeñas: lunas de eclipse doble, mares, océanos embravecidos, costas nocturnas, planos minimal de habitaciones (¿dormitorios?); la cargada paleta de pintor, y dos autorretratos: de frente y de perfil.

De frente, Kuitca superpuesto a un esquema, a un plano. Se trata, quizás, de un Kuitca nocturno que mira a los ojos concentrado, cansado. De perfil: un Kuitca reciente, prácticamente atisbando el mundo por el rabillo del ojo sin querer torcer el cuello. Es en esta vitrina de universos diminutos, en donde reside el secreto diario, las preocupaciones de un pintor huidizo, escondido: aquí están, las claves de aquello que lo desvela, que lo alucina o preocupa.

Pesadillas y sueños, a lo que tema y lo que lo alumbra: táctica y resumen de la vida de un pintor, su relación íntima y desafiante con la materia; décadas de recorrer y saber. Por eso, es en Sin título (El teatro de la pintura) de 2017, en donde es posible percibir el camino del artista, sus años de oficio, los kilómetros de tela pintada, la pesadez e intensidad de la pintura, la opresión, la mente, las estrellas y el ejercicio: un viaje al bosque y abismo de la pintura y la identidad de un artista. Es la intensidad de la materia que se cierra, se cierra. Y la cortina que indica: hay que salir a escena.

Semana del Arte

Las muestras del Maca se inauguraron como parte de la Semana del arte en Punta del Este, cuyo evento central es la feria de arte Este Arte. Con su edición novena, el evento –desarrollado este año en el Pavilion Vik de José Ignacio, un espacio de arquitectura contemporánea de líneas nítidas y materiales cálidos, con salida y vista al mar y a los maravillosos atardeceres de la zona, parte del exquisito proyecto La Susana–, dio lugar a galerías nacionales e internacionales que apostaron por artistas trabajando en claves contemporáneas.

Con mucha obra reciente y una menor presencia de trabajos históricos, la feria ofreció este año multitud cuidada de opciones para observar y comprar. Todas las galerías presentes –como Xippas, María Casado, Elsi del Río, Reginar collections, Zielinsky, Bensignor gallery, entre otras–, son interesantes, pero podríamos destacar, por su originalidad, dos proyectos: el de La Pecera, una galería uruguaya creada por un colectivo de artistas; y Artbag, estrella de la feria con las Fancy Monas–NFTs de Edgardo Giménez.

La solidez de Xippas –cuyos espacios y depósitos ubicados en medio de las colinas de Manantiales pesan por lo creativos y simples (sello de identidad local)–, corona una selección de galerías y obras completamente profesional.

El programa de charlas de la feria brindó un panorama internacional y culto: Cecilia Alemani explicó su trabajo como curadora de la Bienal Internacional de Arte de Venecia, Barbara London –fue curadora de video del Moma– habló sobre arte audiovisual, y Joanna Warsza comentó su trabajo como co-curadora del pabellón polaco-romaní en la última Biennale.

Desde Punta del Este, Uruguay

Antonio Seguí, el gran embajador del arte argentino

Fuente: Argentina.gob ~ El escultor, artista plástico e ilustrador cordobés nació el 11 de enero de 1934. Uno de los más importantes artistas argentinos del siglo XX, falleció el 26 de febrero de 2022.

El 11 de enero de 1934 nació en Villa Allende, Córdoba, Antonio Seguí, inventor de un universo único. Representó a nuestro país en la Bienal de Venecia, ganó decenas de premios internacionales y sus obras forman parte de casi 100 colecciones públicas en todo el mundo, entre las que se encuentran las del MOMA, en Nueva York; y las del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, en Francia.

Antonio Segui- Donación de sus obras al Museo Nacional del Grabado

A los diecisiete años emprendió su primer viaje a Europa, donde asistió como alumno libre a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y a la École des Beaux-Arts de París. Al visitar los museos europeos recibió influencias de Goya, Daumier y Gutiérrez Solana, entre otros.

Antonio Segui- Museo Nacional de Bellas Artes

Radicado en París, desde 1963, fue nombrado allí Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno y miembro de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras de Francia.

Antonio Segui- Pintor- Carbolitografia- Museo Nacional del Grabado

Los hombres con sombrero son característicos de su obra integrada por litografías, fotograbados, aguafuertes, aguatintas, serigrafías, carbolitografías, linograbados y carborundum.

Antonio Segui-De la non violence- Litografia Color- Museo Nacional del Grabado

Algunas de esas obras, incluida una serie de 16 carborundums, fueron donadas por el artista al Museo Nacional del Grabado, donde integraron la exposición “Antonio Seguí. Grabados del patrimonio, colecciones y donación” presentada en el año 2020.

Antonio Segui- Hombre Urbano- Serie de esculturas La Familia Urbana- Imagen Jonathan Lewis

En 1988 creó el Centro de Arte Contemporáneo en el Chateau Carreras, Córdoba, Argentina. La serie de esculturas La Familia Urbana, realizadas en los años ’90, son un hito urbano de Córdoba y se encuentran emplazadas en distintos puntos de la capital provincial. Esculturas similares del artista también pueden encontrarse en espacios públicos en Colombia, Italia, Marruecos, Francia, Bélgica y Portugal.

Imagen portada: El Ojo del Arte. Foto: María Paula Zacharías

La emprendedora que lleva el arte a las personas que no lo pueden ver

Fuente: A24 ~ Luciana Zapata es directora de Admirarte. Cómo logró acercar maravillas como la Mona Lisa y otras pinturas a personas no videntes. Cuál será el futuro del proyecto.

«Nacimos en pandemia. Nuestro proyecto se trata de la audio-descripción de obras de arte para personas con discapacidad visual», explicó Luciana Zapata, directora de Admirarte, sobre su búsqueda para que las personas no videntes puedan tener acceso al arte y a la cultura general.

«Queríamos brindar una herramienta específica para el colectivo de personas con ceguera o baja visión, y que ellos puedan acceder a todos los contenidos que tenemos todos», puntualizó en una entrevista en el programa Somos Pymes Radio, por Radio La Red AM 910.

Descubriendo la manera

«Busqué en un primer momento saber si una persona ciega tenía la posibilidad de dimensionar a la Mona Lisa a través de un contenido accesible. Eso no existía en ninguna parte del mundo», relató la emprendedora.

«Hoy en día el contenido es muy visual y las imágenes son muy importantes, como vemos con los memes en las redes sociales», resaltó.

«Lo que hago es describir cada rincón de una imagen a través de un guion. Los videos de esto que hacemos se pueden encontrar en YouTube con audio descriptivo», mencionó Zapata.

«El último video, sobre el Guernica de Pablo Picasso, dura unos 23 minutos porque está cargado de contenido para explicar al corriente cubista», ilustró.

«De esta manera, se puede aprender a visualizar y entender un cuadro. Se empieza describiendo el fondo y después de la figura, los colores y cada detalle, de manera progresiva», enfatizó la creadora de Admirarte.

El valor de la comunicación

Según Zapata, «hacer estos relatos requiere de un gran manejo del léxico y ser lo más objetivo posible, pese a que el arte es en sí subjetivo».

«Este proyecto tiene una visión universal para que el contenido llegue a todas las personas. Ese cambio es lento pero va surgiendo de a poco», admitió.

«La idea es que cada vez se vaya conociendo más la idea a través de las redes sociales, con pequeñas modificaciones que buscan hacer la diferencia», concluyó la emprendedora.

Feria de arte AIRE: extienden la convocatoria a expositores

Fuente: Sitio Andino ~ Por la gran cantidad de interesados en participar de la Feria de Arte AIRE en Ciudad de Mendoza es que se extendió la convocatoria.

Debido a la gran demanda de los interesados en participar de la Feria de Arte AIRE, Ciudad de Mendoza informa que se extiende el plazo de presentación de propuestas para los colectivos de artistas, espacios de arte y/o galerías de arte.

Las postulaciones para esta iniciativa, que se realizará en el complejo Nave Cultural, finalmente se recibirán hasta el 22 de enero de 2023.

La edición 2023 de AIRE, organizada por el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio, está pensada para generar un espacio de encuentro e intercambio entre artistas y públicos diversos, donde se puedan adquirir obras de arte de pequeño y mediano formato de artistas locales.

Las postulaciones se recepcionarán hasta el 22 de enero de 2023 y deberán ser enviadas únicamente por email a mmammdz@gmail.com con el siguiente asunto: convocatoria_aire_2023_apellidonombre.

La presencia de las mujeres en el arte: cuánto se avanzó y cuánto falta por recorrer

Fuente: Télam ~ Como prolongación de una transformación esbozada el año anterior, el 2022 consolidó la visibilidad de las mujeres artistas en el campo del arte en exposiciones dedicadas a ellas en los museos, en la adquisición de obras de autoría femenina por parte de la instituciones y también en los resultados de la convocatoria al Premio Adquisición de Artes Visuales 8M con el objetivo de lograr paridad en las colecciones públicas, evidencias que para algunas analistas representan un avance pero no implican todavía un giro decisivo para desarmar los sesgos de género que han dominado la historia y el mercado del arte.

Durante el año pasado, los museos argentinos alojaron muestras donde las mujeres fueron protagonistas en continuidad con un proceso social y político en Argentina y el mundo que incorpora la perspectiva de género en el arte y explicita la importancia de fomentar acciones que impulsen cambios en los patrones culturales. En el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, se encuentra disponible hasta el 26 de febrero la muestra “Revelaciones espaciales. 1957-1987”, dedicada a la pintora y escultora argentina Raquel Forner y que reúne sus pinturas de gran formato, litografías y bocetos de las últimas décadas.

“Desde hace unos años, venimos siendo testigos de un número creciente de estas exposiciones. No todas necesariamente con un criterio feminista pero sí todas movidas por un deseo de dar a conocer los logros, los aportes de las mujeres en el campo del arte”, analiza en diálogo con Télam Georgina Gluzman, historiadora y curadora de “El canon accidental”, una muestra sobre la producción de las mujeres en la historia del arte que tuvo lugar precisamente en la misma institución durante 2021.

Muestra de Raquel Forner
Muestra de Raquel Forner.

Los avances en materia de visibilidad de mujeres en el arte se pudieron ver también en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba) que concretó durante el año pasado una exposición de la artista peruana Ana Teresa Barboza (1981) y otra abocada a la trayectoria de la brasileña Anna Maria Maiolino (1942), que está disponible hasta febrero de este año. La obra de Barboza llamada “Quebradas que forman redes (2022)”, que materializa un trabajo de la artista durante 3 meses junto a 5 tejedoras, se destacó por su gran tamaño, que pudo verse desde desde la entrada del museo, mientras que “Schhhiii…” de Maiolino asombró por reunir más de 200 obras que la ubican, según el curador Paulo Miyada, como “una sabia narradora sobre la existencia, el cuidado, el deseo, el llanto y el goce”.

“Desde hace unos años, venimos siendo testigos de un número creciente de estas exposiciones. No todas necesariamente con un criterio feminista pero sí todas movidas por un deseo de dar a conocer los logros, los aportes de las mujeres en el campo del arte”Georgina Gluzman

«Cualquier exposición, sobre todo si cuenta con catálogo y material disponible para la consulta posterior, aporta muchísimo a nuestro conocimiento de las mujeres artistas tanto del pasado como de nuestra contemporaneidad”, indica Gluzman.

“El canon accidental”, desarrollada durante el 2021 en el Museo Nacional de Bellas Artes, se encuentra disponible en una plataforma online. Para la curadora, la posibilidad de que la exposición aún permanezca de manera digital está relacionada con “el reconocimiento de parte de las autoridades de que hay que mostrar mayor cantidad de obras de mujeres artistas en el relato permanente, aunque sigan siendo muy pocas”.

Andrea Giunta, historiadora del arte e investigadora, cuenta a Télam que el acrecentamiento de las exposiciones que incluyan artistas “sin duda aporta mayor visibilidad al acervo artístico femenino» y “es efecto o respuesta a la evidencia del borramiento de las artistas mujeres en las instituciones, que no es exclusivo del arte argentino, se constata en el arte internacional”.

“Nada garantiza que todas estas obras que se están incorporando luego vayan a ser parte de los relatos histórico-artísticos sino empleamos un criterio de equidad a la hora de construir las colgadas permanentes de los museos”Georgina Gluzman

La necesidad de visibilizar la vida y obra de artistas argentinas también apareció en el espacio digital. Las investigadoras Paloma Etenberg y Guadalupe Loreto crearon un archivo virtual llamado “Entre lienzos” que compila un total de 40 artistas (pintoras, dibujantes, grabadoras, fotógrafas y escultoras) como Lola Mora, Luisa Isella, Julia Wernicke, Procesa Sarmiento o Julie Méndez, entre otras. El origen del proyecto fue la escasa información que había disponible en Internet sobre estas profesionales.

Este proceso también se volcó en la composición de las listas de los premios. El mes pasado la galardonada con el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes (FNA) fue la actriz Graciela Borges. “Si en 2017 el Fondo Nacional de las Artes otorgaba reconocimientos a la trayectoria artística a diez artistas varones y una mujer, hoy todas las instituciones, premios, jurados, han internalizado la paridad”, señala Giunta y agrega: “El borramiento de la trayectoria y la obra realizada por artistas mujeres implicaba un empobrecimiento cultural que la representación igualitaria ha permitido dejar en el pasado”.

Muestra de Raquel Forner
Muestra de Raquel Forner.

Hace unos años, cuando Giunta resaltaba la disparidad que existía en el otorgamiento de premios, recibía como contraargumento que “no importaba si el artista era varón o mujer, sino su ‘calidad’». ¿Cómo irrumpe esa valoración cualitativa en la escena actual? “Ante la paridad actual podríamos concluir que las artistas mujeres han mejorado increíblemente su calidad. Sin embargo, no es así. Lo que se ha modificado es la forma de ver y de juzgar”, plantea la autora del libro “Feminismo y arte latinoamericano”.

La discusión de paridad se dio también en el Palais de Glace a partir de una encuesta en 2018 que ese mismo año modificó el reglamento de los salones. Durante el 2022 se agregó una nueva modificación que profundiza en la búsqueda de un equilibrio y garantiza “un 5% de un cupo travesti trans no binario para identidades que están aún más sesgadas dentro de esas participaciones”, según detalló a Télam la directora de la institución Feda Baeza.

“La modificación del reglamento del Salón Nacional fue un hecho significativo pero no fue el único que modificó la representación. También fue central la continua visibilización de las consecuencias que la censura sistémica tenía sobre las artes visuales”, plantea Giunta y define a la “censura sistémica” como “el formato que adquiere el techo de cristal en el mundo del arte”.

“Cuando pensamos que los patrimonios gestados durante un siglo o más reúnen miles de obras, estas adquisiciones no modifican los porcentajes en forma significativa. Los montajes de las colecciones pasan entonces a ser cruciales, ya que en ellos sí es posible considerar criterios de visibilización”Andrea Giunta

“No es que las mujeres artistas estuviesen prohibidas, sino que se había naturalizado su ausencia. Hoy se ha internalizado la necesidad de una representación igualitaria, quizás ya no sean necesarios los reglamentos, que son una estrategia, no un objetivo”, puntualiza.

También se observa una intención de equidad en las adquisiciones por parte del Museo de Arte Moderno durante el 2022 ya que, de un total de 51 obras, 25 corresponden a artistas mujeres. Otra conquista es el lanzamiento del Premio Adquisición de Artes Visuales 8M en el 2021, que durante ese año y el 2022 permitió incorporar 32 obras de artistas mujeres y otras identidades de género al patrimonio cultural nacional. “Claro que cuando pensamos que los patrimonios gestados durante un siglo o más reúnen miles de obras, estas adquisiciones no modifican los porcentajes en forma significativa. Los montajes de las colecciones pasan entonces a ser cruciales, ya que en ellos sí es posible considerar criterios de visibilización”, observa Giunta.

Un aire más igualitario, pero ¿es suficiente?

Es evidente que el mundo del arte respira un aire cada vez más igualitario pero ¿es suficiente para afirmar que se ha alcanzado la paridad de género en el arte? Sobre la cantidad de muestras dedicadas a mujeres en comparación con el número de obras que los museos toman en su patrimonio, Giunta observa que “no se adquieren en el ritmo en el que deberían incorporarse”.

“Las colecciones de los museos argentinos (pensemos en el Museo Nacional de Bellas Artes) siguen siendo patriarcales. Y no me refiero a las obras del siglo XIX, que sería imposible recuperarlas, dado que en muchos casos ya no existen. También en las colecciones del siglo XX hay poca presencia de nuestras creadoras”, advierte la historiadora.

“Las mujeres artistas tienen menor presencia en el mercado de arte, en las colecciones, sus precios son más bajos y todavía es reducida su presencia en las colecciones privadas y públicas”Andrea Giunta

Para Gluzman “es importante que procedamos a una revaloración de los acervos”, más allá de “los cupos y los premios que son necesarios”. La investigadora advierte que en los patrimonios de las instituciones artísticas “hay una enorme cantidad de mujeres artistas que no se muestran”. Y argumenta: “Nada garantiza que todas estas obras que se están incorporando luego vayan a ser parte de los relatos histórico-artísticos sino empleamos un criterio de equidad a la hora de construir las colgadas permanentes de los museos”, señala.

La curadora de “El canon accidental” encuentra un ejemplo interesante en la donación que realizó Graciela Taquini, pionera en el videoarte en Argentina, cuando legó en octubre del año pasado dos de sus obras (el video «Lo sublime/banal» y la reciente instalación lumínica «¿Hay arte?») al acervo público. «Las donaba esperando que en 100 años una investigadora como yo las pudiera descubrir”, cuenta Gluzman sobre el discurso de Taquini. “El gesto poético es hermoso pero al mismo tiempo me pregunto, ¿es necesario esperar que pasen 100 años? Tenemos que empezar a reformular estos relatos ya”, afirma.

“Las mujeres artistas tienen menor presencia en el mercado de arte, en las colecciones, sus precios son más bajos y todavía es reducida su presencia en las colecciones privadas y públicas”, señala Giunta. Sin embargo, observa que “el campo de las artes visuales ha sido muy receptivo” y “ha modificado parámetros con mucha celeridad”.

Artistas mujeres plasmaron la identidad del barrio Abasto en cinco murales que conforman un circuito artístico y cultural

Fuente: Cronista ~ Las intervenciones forman parte de la primera etapa del proyecto de transformación urbana que contempla la creación de un corredor biocultural y la puesta en valor de la identidad de Abasto. La iniciativa cuenta con el apoyo de AkzoNobel y su marca de pinturas Alba en el marco de su programa mundial Vení al color.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través del área Abasto Barrio Cultural y con el apoyo de AkzoNobel y su marca líder de pinturas Alba a través de su programa Vení al color, inauguró a fines de diciembre la primera etapa de intervenciones en el Abasto: se trata de cinco murales realizados enteramente por mujeres que reflejan la identidad del barrio y forman parte de un circuito con eje en el arte y la cultura. 

Con el objetivo de fortalecer al Abasto como un polo de la cultura independiente, la iniciativa forma parte de un proyecto integral en el que intervienen el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Secretaría de Desarrollo Urbano, y las Comunas 3 y 5.

«El Abasto es un barrio reconocido por su vasta y rica oferta cultural. Por eso, continuamos trabajando para potenciar este polo del arte y la cultura a partir de un vínculo continuo con los referentes de la zona, a quienes les facilitamos herramientas para que puedan llevar adelante sus propuestas. También, avanzamos con proyectos para mejorar el espacio público y conectar la oferta cultural de Abasto, entendiendo a la cultura como motor de desarrollo y de integración», detalló el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, y destacó la importancia de que «artistas mujeres sean protagonistas de esta iniciativa y puedan plasmar en murales la identidad del barrio».

Por su parte, el director general de Pinturas Decorativas de AkzoNobel para Cono Sur, Fernando Domingues, destacó: «El color tiene un poder transformador en la vida de las personas. Desde AkzoNobel no solo creemos en ello, sino que además lo hemos comprobado a través de nuestro programa global Vení al Color en diversas ciudades del mundo. Hoy nos enorgullece acompañar esta iniciativa a través de nuestra marca de pinturas Alba, como una forma más de expresar nuestro propósito ‘Personas, Planeta, Pintura´ y de contribuir con la historia del Distrito de Cultura Independiente, nada más y nada menos que del Abasto, un barrio con un pasado, presente y futuro de color. Esta galería de arte a cielo abierto, creada especialmente por talentosas artistas mujeres representa un hito en nuestro legado de Vení al Color en Argentina».

El proyecto integral surgió a partir del trabajo colaborativo con distintas fuerzas vivas del barrio que facilitó un diagnóstico con las propuestas realizadas por vecinos, instituciones y espacios culturales del Abasto. El objetivo central es concentrar las actividades sobre un corredor biocultural que forman el pasaje Zelaya (desde Jean Jaures hasta Agüero) y la calle Agüero (desde Zelaya hasta Juan D. Perón) para asegurar la caminabilidad del área.

El corredor se caracterizará por la incorporación de obras de arte público (murales, arte lumínico y esculturas sobre esquinas identitarias del barrio) realizadas por artistas argentinas con trayectoria y jóvenes consolidadas en el arte contemporáneo. La elaboración de cada obra incluyó actividades y talleres participativos con diferentes actores de la zona, fortaleciendo la construcción colectiva de la identidad barrial, el tejido social y los vínculos entre diferentes sectores culturales. La iniciativa contempla también una poesía del artista Fernando Noy, personaje icónico de la identidad cultural del Abasto.

Murales

Las artistas que formaron parte de esta iniciativa fueron:

  • Silvia Dotta (socia fundadora de la Asociación de Fileteadores) y Mabel Vicentef (referente de arte mural femenino)

Llevaron adelante un mural en la pared del supermercado COTO en Guardia Vieja y Agüero. Realizaron talleres participativos con jóvenes del barrio que participan de los talleres de Puerta 18.

  • Isol Misenta

Trabajó en la fachada de la Escuela N° 6 Gral. Martín Rodríguez (Anchorena entre Valentín Gómez y Av. Corrientes). Para bocetar este mural, la artista desarrolló  talleres participativos con estudiantes de 4° grado de la Escuela N° 6 Gral. Martín Rodríguez.

  • María Luque

El mural está emplazado en la fachada del supermercado VITAL en la calle Sarmiento esquina Agüero. La artista realizó talleres participativos con adultos mayores en el espacio cultural Almabasto y entrevistas en los bares notables El Símbolo y Bar Roma del Abasto a personajes representativos del pasado cultural del Abasto.

  • Caro Diatomea y Cuore

Ubicado en Cotax (Agüero entre Sarmiento y Valentín Gómez). Se realizó un taller participativo con los asociados a la Cooperativa de Autos con Taxímetro (Cotax) para diseñar el mural.

  • Delia Cancela

El mural se ubica sobre el muro del supermercado VITAL sobre la calle Agüero, entre Sarmiento y Juan D. Perón. Para diseñarlo, la artista se inspiró en conversaciones con el equipo de Patrimonio del GCBA. A partir de estos intercambios, se definió reeditar una obra clásica de su trayectoria artística. 

Tanto los murales de Delia Cancela, como el de Isol Misenta y el de Mariela Luque fueron realizados por las artistas Carolina Jáuregui y Suyay Brillaud.

Pasacalles lumínicos

El proyecto también contempla la instalación de pasacalles lumínicos a lo largo de tres cuadras del corredor Agüero (entre la Av. Corrientes y Juan D. Perón) realizados con tubos led flexibles tipo neón. Allí, quedará plasmada una poesía del artista Fernando Noy creada para este proyecto y dedicada al barrio Abasto.

Esculturas

La artista Silvina Babich trabajó tres esculturas que serán expuestas sobre espacios culturales localizados en esquinas identitarias del barrio. La primera obra, de importantes dimensiones y realizada con materiales naturales como el mimbre, ya está expuesta en el espacio El Zorzal (esquina Zelaya y Jean Jaures). La artista realizó también otras dos esculturas de las mismas características: una de ellas se emplazó sobre el bar notable Roma del Abasto (esquina Anchorena y San Luis) y la otra se emplazará en las próximas semanas en un espacio cultural del barrio.

Obras en el espacio público

En cuanto a las obras en el espacio público, el plan incluye la intervención integral de una superficie de más de 3.000 m2 sobre la calle Agüero, entre Zelaya y Perón. Se sumará nueva iluminación ornamental 100 por ciento LED, ensanchamiento de veredas y nuevas rampas, incorporación de áreas verdes, superficie absorbente y equipamiento urbano. Se contempla, también, la disposición de circuitos secundarios con iluminación peatonal y señalética, conectando los distintos espacios culturales independientes.

«Con esta intervención integral buscamos potenciar toda la zona e invitar a los vecinos, vecinas y turistas a recorrer el barrio rodeados de arte, nuevas áreas verdes, mejor iluminación y seguridad. Este corredor es una apuesta a disfrutar las calles, bares y lugares típicos del Abasto caminando en un espacio público más verde y sustentable», expresó la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio.

Entre los objetivos de estas intervenciones se encuentra aumentar el espacio verde del barrio e incorporar superficie absorbente, generar lugares de encuentro y disfrute accesibles junto a nuevos usos del espacio público, mejorar la accesibilidad y transitabilidad de la zona, y potenciar la identidad cultural del barrio. Esta iniciativa traerá como ventajas conectar el Pasaje Zelaya, el Abasto Shopping y el Parque de la Estación en un entorno más transitable, seguro y disfrutable.

La Scaloneta ya tiene un mural en CABA: así es la escalera en Microcentro que pintó Segatori

Fuente: Cronista ~ La intervención llamada «Exabrupto de Color Campeones del Mundo» la hizo el artista Alfredo Segatori sobre la rampa y escalinata de la calle Lavalle. Ya se puede visitar.

     El Microcentro porteño tiene ahora un mural dedicado a la Scaloneta. La intervención llamada «Exabrupto de Color Campeones del Mundo» la hizo el artista Alfredo Segatori y ya se puede visitar en una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

    ¿Dónde está? El mural de 400 metros cuadrados se extiende sobre la rampa y escalinata de la calle Lavalle, entre las intersecciones de Av. Leandro N. Alem y 25 de Mayo.

    «Creemos firmemente en el poder transformador de la cultura y el arte, que siempre se reinventan para generar nuevos espacios de encuentro y nuevos modos de vivir la ciudad. En este caso, celebramos y plasmamos la alegría que nos generó el Mundial sobre Lavalle irrumpiendo con color en la escena cotidiana del microcentro«, explicó el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

    El mural está en la escalinata de la calle Lavalle.

    Cómo es el mural dedicado a la Scaloneta

    El artista a cargo de la obra, Alfredo Segatori, contó cómo fue intervenir distintos espacios urbanos de la Ciudad con la serie Exabrupto de Color.

    «Estoy muy contento por haber sido convocado para este trabajo, es un gusto para mí intervenir espacios urbanos, como en Ciudad Onírica en el barrio de La Boca más de dos manzanas enteras, o en este caso calzada y escalera completa. Exabrupto de Color Campeones del Mundo es un homenaje a todos los argentinos y espero que lo disfruten», manifestó.

    En línea con los festejos por la victoria de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el artista propone con su obra una celebración de color disruptiva en el escenario urbano habitual del microcentro.

    Este trabajo se inscribe en «Exabrupto de Color», la serie en la cual Segatori retoma algunas premisas del expresionismo abstracto tales como la improvisación total, la mancha y el gesto como herramientas visuales primordiales. La abstracción de Segatori no es geométrica, sino lírica.

    Exabrupto de Color Campeones del Mundo

    Quién es Alfredo Segatori y cuáles son sus obras en la Ciudad

    Alfredo Segatori es un muralista urbano autodidacta. Desde 1989 trabaja en la pintura mural utilizando la técnica del aerosol a mano alzada freehand. Pionero del arte urbano, fue uno de los primeros en salir a pintar las paredes de la Ciudad de Buenos Aires, trasladando así el arte al espacio público.

    Lleva realizadas centenares de obras a lo largo de todo el país y en el exterior (Uruguay, Ciudad de México, Cancún, Baltimor y Nueva York, entre otros) y se especializa en laterales de edificios y grandes estructuras.

    Alfredo Segatori en Exabrupto de Color Campeones del Mundo

    Tiene obras icónicas en toda la Ciudad:

    • Por una Cabeza
    • El Regreso de Quinquela
    • La Jirafa Mirando Miranda
    • Panda Pandemial tomando mate en Villa del Parque
    • El San Diego del Barrio de La Boca 
    • El Dino en skate, en la zona de Parque Chacabuco

    Recientemente plasmó su arte en unos silos en la ciudad cordobesa de San Francisco, con la obra La vaca que se fue volando.

    Panda Pandemial tomando mate en Villa del Parque

    El artista trabaja a partir de distintos métodos: figuración con aerosol freehand; murales Trash 3D con distintos elementos del reciclaje junto con la cooperativa El Ceibo; performaces inmersivas y abstracto, como hizo con la serie «Exabrupto de Color», con la cual intervino la Limurock de Charly García, los dedos de Punta del Este y actualmente está «exabrupteando» gran parte del barrio de La Boca con el proyecto «Ciudad Onírica». 

    Anuncian importantes cambios en el Museo Louvre

    Fuente: Ámbito ~ La directora de la institución cultural más visitada del mundo planea mejorar la experiencia del recorrido por el museo.

    El Museo del Louvre es por el momento la institución cultural más visitada del mundo, aunque su directora actual, Laurence des Cars, planea bajar la cantidad diaria de visitantes a 30.000 con el objetivo de mejorar la experiencia de contemplación de las obras de arte que aloja, «especialmente para quienes visitan el museo por primera vez y representan el 60% de las entradas», según justifica en un comunicado.

    El año pasado, el museo reportó una asistencia de 7,8 millones, cifra que sin embargo está todavía un 19 por ciento por debajo del 2019 -luego durante la pandemia los espacios culturales franceses estuvieron cerrados durante casi cinco meses-, pero representa un aumento saludable del 170 por ciento con respecto a 2021.

    Ahora, la directora del Louvre, Laurence des Cars, ha decidido pulsar el botón de pausa y limitar las entradas diarias a 30.000. Antes del Covid-19, el museo podía recibir hasta 45.000 personas en sus días más concurridos.

    Con el 80% de las entradas ahora emitidas a través de un servicio de reserva, la nueva política debería estabilizar la asistencia entre 7,5 y 8 millones de visitantes para 2023, los mismos niveles que experimentó el museo hace unos 17 años.

    En un comunicado, Des Cars dijo que optó por el cambio «para que la visita fuera una experiencia placentera, especialmente para quienes visitan el museo por primera vez y representan el 60% de las entradas». El Louvre, que recibió a unos cinco millones de visitantes en la finales de la década de 1990, ha estado luchando durante años contra el exceso de asistencia, con largas colas fuera de la pirámide de cristal o frente a obras maestras como «La Gioconda» de Leonardo Da Vinci. En los últimos años, los empleados del Louvre se declararon en huelga alegando «un deterioro sin precedentes de las condiciones».

    Aunque su antecesor, Jean-Luc Martinez, había implementado importantes obras para mejorar las condiciones de visita, Des Cars dice que ella es «la primera directora de museo en decidir conscientemente limitar el número de visitantes», teniendo en cuenta no solo las necesidades del público sino también el personal. Dado que este mes comienza una importante renovación de dos años de la galería de exposiciones, el Louvre no planeará ningún espectáculo importante, incluso cuando París recibirá alrededor de diez millones de visitantes durante los Juegos Olímpicos en el verano de 2024.

    Cuando fue nombrada en 2021, Des Cars también había anunciado que deseaba cerrar el museo una hora más tarde todos los días para atraer a más visitantes locales, pero esto no ocurrirá antes de una planificación cuidadosa, que incluya conversaciones con los sindicatos, según una fuente bien informada. El Louvre, que tiene unos 2.000 empleados, se ha comprometido a contratar a 90 agentes en 2023 para llevar adelante la propuesta.

    Según el comunicado de Des Cars, «la dotación del estado aumentará de 84 a 93 millones de euros, pero esto es destinado a ayudar al museo a hacer frente al aumento de los costes energéticos, que ascienden a 10 millones de euros». Añade que el gobierno ha proporcionado 120 millones de euros de ayuda excepcional al Louvre desde 2020.

    Los totales de visitantes de 2022 confirman el regreso del turismo en París, una tendencia que también se refleja en la venta de entradas a otros sitios culturales importantes. Por ejemplo, el Palacio de Versalles registró el año pasado 6,9 millones de entradas, el 77% de ellas extranjeras, mientras que el Centro Pompidou recibió 3 millones. Las cifras de estas dos instituciones fueron, respectivamente, un 16 % y un 10 % menos que en 2019, pero los resultados siguen siendo mejores de lo esperado.

    Punta del Este: ESTE ARTE celebra su 9°edición con curadoras internacionales y los artistas más reconocidos de la escena contemporánea

    Fuente: Infobae ~La prestigiosa feria de arte presenta un nuevo ciclo del 7 al 10 de enero, en el Pavilion Vik de José Ignacio. Todas las novedades de este año y la programación completa.

    ESTE ARTE es un ciclo centrado en la calidad artística, la experimentación, la colaboración y el compromiso internacional. Se trabaja con galerías y espacios de arte de Uruguay y de todo el mundo, para presentar una exposición y un programa público para audiencias amplias, e iniciativas de desarrollo profesional para los agentes del arte locales.

    La feria brinda una oportunidad inigualable para entrar en contacto con los mejores profesionales del arte, con curadores icónicos y conferencias magistrales. Contará con la participación especial de cuatro curadoras internacionales: Cecilia Alemani, directora artística de la 59.ª Bienal de Venecia; Barbara London, fundadora de la colección de videos del Museo de Arte Moderno (MoMA); Joanna Warsza, co-curadora del pabellón polaco-romaní en la 59.ª Bienal de Venecia y el Pabellón de Georgia en la 55.ª Bienal de Venecia; y Jenny Moore, curadora independiente y directora por más de 9 años de la Fundación Chinati en Texas, Estados Unidos.

    Pavilion Vik de José Ignacio es la nueva sede de ESTE ARTEPavilion Vik de José Ignacio es la nueva sede de ESTE ARTE

    Laura Bardier, directora de ESTE ARTE, compartió con Infobae: “La feria vuelve renovada para ofrecer lo mejor del arte regional e internacional en las costas del Uruguay. En esta 9° edición, nos propusimos fortalecer el vínculo con la comunidad, generando colaboraciones con distintas instituciones regionales para fortalecer el sistema del arte. Uruguay está en un momento clave, se está conformando un escenario muy rico para el arte y la cultura producto del trabajo sostenido y colaborativo de un gran grupo de profesionales e instituciones”.

    “A su vez, gracias a nuestro enclave internacional invitamos a cuatro de las más reconocidas curadoras internacionales para que conozcan el arte, las instituciones, galerías y artistas en Uruguay. Esta es una oportunidad inigualable para generar lazos profesionales que se potencien a largo plazo, y ese es justamente uno de los principales objetivos de ESTE ARTE”, agregó Laura Bardier.

    La directora de ESTE ARTE, Laura Bardier La directora de ESTE ARTE, Laura Bardier

    ESTE ARTE es más que un lugar donde los artistas y las galerías del más alto nivel presentan lo mejor del arte actual, es un espacio donde se exponen obras para ser apreciadas por su belleza, emotividad y capacidad inspiradora.

    En esta edición acompañan una vez más las galerías uruguayas: Black Gallery (Pueblo Garzón), Galería Sur (La Barra) y La Pecera (Punta del Este). Esta última plantea una serie de artistas que destacan por su uso del color: Azul van Peborgh, Martín Pelenur y Juanito Conte. Galería del Paseo (Manantiales, Lima), por su parte, hace una apuesta más conceptual con artistas de gran nivel, entre ellos: Guillermo García Cruz, Azul Caverna, Pedro Tyler, Nicolás García Uriburu, Nelson Ramos, Ana Tiscornia, Liliana Porter y Marco Maggi.

    Del ámbito internacional, ESTE ARTE 2023 presenta a: ArtBag (Buenos Aires), Bensignor Gallery (Buenos Aires), Elsi del Rio (Buenos Aires), Espacio Líquido (Gijón), Galeria Karla Osorio (Brasilia, San Pablo), Galería Zielinsky (Barcelona), María Casado (Buenos Aires) y Xippas (París, Ginebra, Punta del Este). A su vez, Reginart Collections (Madrid, Ginebra) presenta en esta oportunidad artistas con una trayectoria inigualable para el devenir del arte del siglo XX: Lucio Fontana (Argentina, 1899-1968), Amodeo Modigliani (Italia, 1884-1920), André Masson (Francia, 1896-1987) y André Cadere (Polonia,1934-1978).

    Las galerías más prestigiosas del mundo se presentan en ESTE ARTE 2023Las galerías más prestigiosas del mundo se presentan en ESTE ARTE 2023

    Cabe destacar las nuevas incorporaciones de expositores internacionales radicados en Uruguay, que se sumaron a esta exclusiva selección: Walden Naturae (Pueblo Garzón) con la obra de Ulises Beisso, Gonzalo Delgado y Christina Schiavi. ESTE ARTE, en su sentido más amplio, es una estrategia de comunicación, una forma de promover puntos de vista y ofrecer opciones.

    Como en las obras que presentan las galerías, el arte significa lo que el artista imagina que significa, moldeado por los materiales, técnicas y formas que utiliza, así como también por las ideas y sentimientos que genera en los espectadores. Por eso, ESTE ARTE es un catalizador para compartir sentimientos, pensamientos y miradas.

    Así será ESTE ARTE 2023Así será ESTE ARTE 2023

    La programación completa de Este Arte 2023:

    ESTE ARTE 2023 recibirá a cuatro curadoras de renombre internacional: Cecilia Alemani, curadora de la 59.ª Bienal de Venecia; Barbara London, fundadora de la colección de videos del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York; Joanna Warsza, cocuradora del pabellón polaco-romaní en la 59.ª Bienal de Venecia y el Pabellón de Georgia en la 55.ª Bienal de Venecia; y Jenny Moore, curadora independiente y directora por más de 9 años de la Fundación Chinati en Texas, Estados Unidos.

    Con su visión única, cada una de estas mujeres moldearon el mundo del arte contemporáneo. Estas curadoras lideran comunidades que defienden la práctica artística, construyen infraestructuras e instituciones esenciales, y generan compromisos públicos con el arte.

    Domingo 8 de enero:

    18.30-19.30 h | ESTE CHARLA

    Centros de arte inesperados

    Jenny Moore, curadora independiente y ex-directora de Fundación Chinati, Texas, Veronica Flom -directora de Fundación Ama Amoedo- José Ignacio Modera Camila Pose, curadora, con la colaboración de Fundación Ama Amoedo. Esta actividad se llevará a cabo en español e inglés, con traducción.

    20-21 h | ESTE FOCUS | La 59.ª Bienal de Venecia: Cecilia Alemani, directora artística de la 59.ª Bienal de Venecia.

    En conversación con Laura Bardier, directora de ESTE ARTE.

    Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura a Montevideo. Esta actividad se llevará a cabo en inglés, sin traducción.

    Lunes 9 de enero:

    18.30-19.30 h | ESTE FOCUS

    Azul Caverna y Pedro Tyler (artistas). Modera Fabián Muro, periodista de El País (Uruguay). Esta actividad se llevará a cabo en español, sin traducción.

    20-21 h | ESTE FOCUS | Curating Beyond Mainstream:

    Joanna Warsza, curadora.

    En conversación con Adriana Rostovsky, arquitecta y artista visual.

    Con la colaboración de Uruguay XXI. Esta actividad se llevará a cabo en inglés, sin traducción.

    Martes 10 de enero:

    18.30-19.30 h | ESTE FOCUS

    Pati Fernández y Juanito Conte (artistas). Modera Elisa Valerio, ESTE ARTE.

    Esta actividad se llevará a cabo en español, sin traducción.

    20-21 h |ESTE FOCUS | Seeing Sound: Barbara London, curadora

    En conversación con Leonardo Secco, investigador de la Universidad Católica del Uruguay.

    Con la colaboración de ARCA International Film Festival y la Universidad Católica del Uruguay. Esta actividad se llevará a cabo en inglés, sin traducción.

    El arte, un negocio a prueba de crisis

    Fuente: Copyright Clarín by Luis Vinker ~ Se subastó la colección de arte de uno de los fundadores de Microsoft. En total se recaudaron US$1.622 millones. Incluía obras de los últimos 500 años.

    La economía cruje por casi todos lados, hasta Europa o USA se alarman por sus niveles de inflación, la invasión rusa a Ucrania tiene efectos devastadores en todo el mundo, colapsan algunas crypto tan rápido como surgieron… Pero a algunos les va bien. Siempre es así. Y entre ese grupo de afortunados, probablemente se encuentren algunos vinculados al mercado internacional del arte: la colección de Paul G. Allen, el cofundador de Microsoft, acaba de convertirse en la más cara de la historia, al subastarse por 1.622 millones de dólares en las sesiones de Christie’s, en Nueva York. La recaudación, en realidad, fue de 1.506 millones, mientras que los 116 millones restantes se destinaron a fines benéficos.

    «Es el acontecimiento del año -o del siglo- en el mercado del arte, que no rompió las expectativas, sino todos los récords», dijo un vocero de Christie´s. Hasta ahora, el récord de una subasta privada correspondía a los 922 millones de dólares alcanzados hace seis meses, cuando Sotheby’s liquidó la colección de cuadros y esculturas de los desarrolladores inmobiliarios Harry y Linda Macklowe, que se divorciaban. Anteriormente, el récord se remontaba al 2018 cuando la colección privada de los Rockefeller se subastó en 832 millones. Max Carter, responsable de arte contemporáneo de Christiés, expresó que el patrimonio artístico de Allen abarcaba 500 años y sostuvo que «probablemente el mundo nunca veré otra este rango, cantidad y calidad de obras maestras en una colección privada”.

    Antes de la subasta, unas 20 mil personas visitaron la muestra en los salones del Rockefeller Center, ansiosos por ver las decenas de obras que iban a destinarse nuevamente a manos privadas. Allí se incluía un cuadro de Paul Cézanne (“La Montagne Saint Victoire”) que se vendió en 138 millones, otro de Klimt (“Bosque de Abedules”) que alcanzó 105 millones –récord para el artista- y un panorama de un jardín de Arles, de Van Gogh (“Huerta con cipreses”) que llegó a los 117 millones. También había obras de Botticelli, Gaugin y, entre los más recientes, de Lucien Freud, que se vendió en 86 millones. Pero la cifra mayor de esas noches nerviosas, frenéticas, fue por “Las modelos”, un cuadro de Georges Seurat que se subastó en 149 millones. Se una de las dos versiones del cuadro que pintó Seurat en 1888 –la otra se encuentra en un museo de Filadelfia- y que los expertos consideran “la obra cumbre del puntillismo”.

    En la segunda vuelta de la subasta se recaudaron 116 millones de dólares, incluía obras de Magritte, Jackson Pollock, Joan Miró y Calder, entre otros. Y también allí estaba el argentino Guillermo Kuitca cuyos “Diarios” (2005-2005, exhibidos en la Bienal de Venecia) salieron por 567 mil dólares, Si bien se desconoce la identidad de los compradores, el medio especializado ArtNews señala que el 12 % de las obras vendidas fueron a parar a Asia, un mercado que los expertos siguen viendo “en plenitud” pese a la sombra mundial de una recesión. El 50% fue para compradores americanos, y el resto se repartió entre europeos y Oriente medio. Aparentemente, ya no se encontraban los magnates rusos –que venían presionando en los años anteriores en el mercado del arte- por el efecto de las sanciones a su país. Aunque, por el anonimato, todo es posible.

    Paul G. Allen se dedicó al emprendimiento cultural luego de sentirse deslumbrado por una visita a la Tate Gallery, en Londres. Lanzó el Museo de la Cultura Pop en 2000, también financió un edificio diseñado por el arquitecto Frank Gehry y apoyó distintos proyectos científicos, ecológicos y solidarios. Inclusive incursionó en el deporte como propietario de franquicias en básquet y fútbol americano. Había fundado Microsoft con Bill Gates en 1975 en Albuquerque (Nuevo México), más adelante se distanciaron. Allen murió hace cuatro años, a los 65, víctima de un linfoma.

    Otro de los directivos de Christie’s, Adrien Meyer, señaló: “Los clientes quieren diversificar sus activos y beneficiarse del arte y lo hacen porque saben que la mayoría de las obras siguen aumentando de valor con el tiempo. Hay más multimillonarios que obras maestras” disponibles en el mercado y la demanda es muy diversa, cada vez más global y más joven”.

    Y así, la escalada no se detiene. Si ahora fue récord para una colección privada, meses antes se fijó otro: la serigrafía del retrato de Marilyn por Andy Warhol se vendió en 195 millones de dólares, la mayor cifra por una obra moderna, superando los 179,3 millones pagados en 2015 por “Mujeres de Argel”, un cuadro de Picasso (1955). Solamente el “Salvator Mundi” atribuido a Da Vinci –vendido en 450 millones de dólares- alcanzó una cifra superior.