Artistas de Huelva rinden homenaje a las mujeres del mundo a través del arte

Fuente: La Nación – Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) organiza una exposición de 14 mujeres artistas de Huelva que rinden con ello homenaje, a través de diferentes disciplinas, a todas las mujeres del mundo. ‘Bajo un mismo latido’, título de la muestra, puede visitarse hasta el próximo 9 de marzo en la Sala de Brazos de la Casa Colón de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente de la ACI, Jaime de Vicente, ha explicado durante el acto de inauguración que el visitante puede admirar en esta muestra una «variada e interesantísima» colección.

De Vicente ha dado las «gracias» a las mujeres protagonistas de este proyecto, donde se dan la mano artistas como Juana Martín y Natalia Escaño (fotografía), Rocío López Zarandieta (instalación), María de Vicente (flores artesanas), Bárbara Grande, Ana Deacracia y María Luisa Domínguez Borrallo (poesía), Noelia Arrincón y Montse Vinagre (escultura), Trinidad Toscano (pintura), Charo Feria (textil), Ainhora Rodríguez (ilustración), Ana Santos (collage) y Regina (música).

«El propósito de ‘Bajo un mismo latido’ es contribuir a la igualdad efectiva de los derechos de las mujeres en línea con la declaración del Día Internacional de la Mujer por parte de la ONU», ha proseguido el presidente de la ACI, que ha extendido su agradecimiento a todas las mujeres del mundo y a las instituciones que apoyan este proyecto, como el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

A continuación ha tomado la palabra la coordinadora de la exposición y poeta participante en la misma María Luisa Domínguez Borrallo, para quien «el feminismo es una bandera que nos permite unirnos en igualdad» y que cobra forma en este proyecto que «nace para dar visibilidad a las mujeres artistas onubenses», ha subrayado.

El encargado de cerrar la inauguración ha sido el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, que ha ejercido como anfitrión del acto y ha dado la bienvenida a los presentes a una «exposición maravillosa» que se produce por un motivo «muy especial», la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

«Que todo el año sea este día y luchemos por los derechos de las mujeres y la igualdad real», ha proseguido Molina, tras lo que ha recalcado que ese es el compromiso del Consistorio onubense, «trabajar todos los días por una igualdad real».

La exposición ‘Bajo un mismo latido’ será clausurada el próximo 9 de marzo, a las 12,00 horas, con un acto público que contará con una actuación musical de Regina, además de varias sorpresas en las que el público será un gran protagonista.

¿Ecología versus arte?

Fuente: La Nación – Los actos vandálicos por parte de activistas ecologistas contra obras maestras solo aleja a las personas de bien de la causa que dicen defender.

En los últimos meses, diversos ataques contra reconocidas obras maestras de importantes artistas han sido planeados y ejecutados por organizaciones ecologistas a modo de protesta. En todos los casos, los autores fueron activistas que trataban de llamar la atención sobre la crisis climática, exigiendo a sus gobiernos tomar cartas en el asunto y reducir sus emisiones de carbono, Está visto que tamaño daño al patrimonio de la humanidad –no solo de un país– ha generado amplio rechazo social, tanto entre los amantes del arte como entre el público en general.

En realidad, estas muestras de irracionalidad alejan más a la gente de la causa que dicen defender y no constituyen un método favorable para que la población empatice con sus reclamos. Por el contrario, al final no se termina hablando de cambio climático, sino de las obras de arte atacadas, confirmando que algo no está saliendo bien y que los activistas deberían repensar sus estrategias.

Para algunos son actos vandálicos, para otros, legítimas protestas para llamar la atención contra la desaprensión frente al cambio climático. Lo cierto es que en los últimos meses varios colectivos ecologistas han atacado icónicas obras de arte para alertar sobre la emergencia climática.

Dos activistas atacan la obra de Claude Monet "El jardín del artista en Giverny", en el Museo Nacional de Estocolmo, Suecia
Dos activistas atacan la obra de Claude Monet «El jardín del artista en Giverny», en el Museo Nacional de Estocolmo, SueciaHANDOUT – ATERSTALL VATMARKER

Los actos de dos activistas que arrojaron sopa contra el cristal que protege al famoso cuadro de “La Gioconda”, en el Museo del Louvre de París, son una muestra flagrante de esta tendencia destructiva que ha estado cobrando fuerza en los últimos años.

El caso de la excelsa obra de Leonardo Da Vinci no es un incidente aislado. El vandalismo artístico no se detuvo frente a otras destacadas obras, entre ellas, “Los girasoles”, de Vincent van Gogh; “Los almiares”, de Claude Monet; “La joven de la Perla”, de Johannes Vermeer; “Las Majas”, de Francisco de Goya; “El Grito”, de Edvard Munch, y “Muerte y vida”, de Gustav Klimt.

También con sopa fue vandalizado el famoso cuadro “Le printemps”, de Monet, expuesto en el Museo de Bellas Artes de Lyon. Los agresores forman parte del grupo “Riposte Alimentaire” (Respuesta Alimentaria), que aboga por una solución alternativa al reto climático y la seguridad alimentaria.

Activistas contra la actividad petrolera rompieron el cristal de seguridad que cubría La Venus del Espejo, de Diego Velázquez, en la Galería Nacional de Londres
Activistas contra la actividad petrolera rompieron el cristal de seguridad que cubría La Venus del Espejo, de Diego Velázquez, en la Galería Nacional de LondresKristian Buus – In Pictures

La obra más recientemente atacada fue una de las pinturas más icónicas del renacentista Sandro Botticelli, “El nacimiento de Venus”, vandalizada con una pegatina de imágenes fotográficas que pretenden alertar sobre la emergencia ambiental. La obra, cubierta con un cristal de protección, se halla exhibida en la Galería de los Uffizi, en Florencia.

Reconocidas mundialmente por su importancia histórica y artística, las obras escogidas por activistas les garantizan una amplia cobertura mediática. Especialistas en seguridad de museos y conservadores de arte se hallan ahora en una encrucijada, debatiendo cómo proteger eficazmente las obras sin comprometer la accesibilidad del público a estas joyas culturales.

Las consignas de la protesta plantean falsas dicotomías. La protección del arte y la protección del medioambiente no son excluyentes; la consideración de lo uno no implica la desconsideración de lo otro. Los activistas han elegido un enemigo equivocado y terminan restándole credibilidad a la lucha contra el cambio climático, convirtiendo una causa noble en mero espectáculo.

Atacar deliberadamente una obra de arte, aun cuando sea lanzando pintura o derramando sopa sobre el cristal que la protege, constituye un claro acto de irresponsabilidad que debe ser condenado enérgicamente, como cualquier otra forma de vandalismo. Atentar contra el patrimonio artístico y cultural no es el camino para lograr los objetivos que persiguen los activistas climáticos y su accionar debe ser debidamente penalizado.

La Piedad, la escultura que Miguel Ángel hizo tan perfecta que cuesta creer que sea de mármol

Fuente: Infobae – El gran artista florentino fue a elegir el trozo de mármol de Carrara donde la esculpiría. El encargo de un grupo de cardenales y un banquero para un hombre que nunca la pudo ver. Por qué es la única escultura que firmó. La otra Piedad que quiso destruir. Y la tercera, que no terminó porque lo sorprendió la muerte.

Es difícil pensar en una escultura más famosa que la Piedad de Miguel Ángel Buonarroti. Pertenece a esas obras maestras que, a lo largo de los siglos, han marcado la evolución de la historia del arte y, en cierto sentido, también del sentido humano. En efecto, más allá de las convicciones religiosas, es casi imposible contemplar el rostro de esta escultura sin sentirse conmovido en el alma. Miguel Ángel, el genio absoluto de nuestro Renacimiento, uno de los artistas más célebres de todos los tiempos, creó otras obras maravillosas, desde el David hasta la Capilla Sixtina, sin olvidar el Moisés, pero en algunos aspectos La Piedad es única.

La estatua de mármol de Carrara fue encargada en 1497 a Miguel Ángel, de apenas veinte años entonces, por un grupo de cardenales a través del banquero Jacopo Galli. La escultura debía decorar la iglesia de Santa Petronilla, una capilla redonda separada de la actual basílica de san Pedro. Se usaba como mausoleo imperial y databa de finales del siglo IV, cuando se construyó para honrar al cardenal Jean de Bilhères, embajador del rey de Francia, que habría sido enterrado allí mismo.

El contrato entre el cardenal y el artista se firmó el 26 de agosto de 1498, y en él se estipulaba, además del pago de 450 ducados de oro, que estaría terminada antes de un año. En efecto, dos días antes de cumplirse el plazo la obra maestra ya estaba finalizada. Pero el cardenal no llegó a verla completada: había muerto unos días antes.

Miguel Ángel acudió personalmente a las canteras de mármol de Carrara para elegir el bloque del que liberaría su estatua. La escultura, fechada en 1499, es la única obra que Miguel Ángel firmó, grabando en una correa que cruza oblicuamente el pecho de la Virgen para sostener su manto la inscripción: MICHAEL.A[N] GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBAT , » Lo hizo el florentino Miguel Ángel Buonarroti”. Esto, porque al parecer, algunos visitantes que llegaron a admirar la obra no creían que fuera de él. Al construirse la nueva basílica de san Pedro, la Piedad fue trasladada entre el año 1749 y 1750 a su ubicación actual: la primera capilla a la derecha. Es un lugar que siempre, en todas las basílicas, está dedicada a la crucifixión de Cristo.

La iconografía de la Piedad ya estaba muy extendida en el siglo XV. En particular en el norte de Europa era común encontrar las “Vesperbilder o “imágenes de Vísperas”, esculturas de madera que representaban a la Virgen María con el cuerpo de Jesús muerto en brazos. Eran objeto de devoción, sobre todo, durante la liturgia del Viernes Santo, cuando los fieles evocaban los dolores de la Pasión y se identificaban con los sufrimientos de María y de Jesús para encontrar consuelo a sus propios dolores.

Retrato de Miguel Angel Buonarroti, por Daniele da Volterra Retrato de Miguel Angel Buonarroti, por Daniele da Volterra

Miguel Ángel ciertamente se inspiró en las “Vesperbilder”, al tiempo que revolucionó su estructura, estilo y sensación. En comparación con las obras alemanas, muy rígidas y basadas en un contraste entre el cuerpo alargado de Cristo y el cuerpo recto de la Virgen, en la Piedad Vaticana la composición parece mucho más flexible, con una estructura piramidal que expresa estabilidad por un lado y por el otro el otro sugiere un movimiento ascendente de las figuras, casi llegando al cielo. Además, las formas severas y sumarias de las “Vesperbilder” fueron sustituidas por la belleza ideal de los rostros típicos del Renacimiento, por los drapeados flexibles, por la espontaneidad con la que los cuerpos se posan uno sobre otro, en un entorno envolvente y conmovedor.

El cuerpo de Jesús es un poco más pequeño comparado con el de la Virgen, probablemente para recordar la infancia del Salvador. Sin embargo, el rostro de María es el de una adolescente, característica que también le costó algunas críticas a Miguel Ángel. En realidad, la elección del artista fue precisamente la de expresar la belleza intacta e incorruptible de María, su juventud imperecedera, que la convierte al mismo tiempo en madre e hija de su propio Santo Hijo. Una de las características más sorprendentes de la Piedad Vaticana es el pulido del mármol, al que parece que el artista dedicó una cantidad infinita de tiempo. Contemplando el rostro de María o el cuerpo de Cristo cuesta creer que sean de mármol, por lo lisos y resplandecientes que parecen. En el pasado, este pulido garantizaba que la estatua fuera claramente visible incluso en la penumbra de la capilla.

El 21 de mayo de 1972, durante las celebraciones de Pentecostés, László Tóth, un geólogo australiano, atacó la estatua de la Piedad con un martillo y logró infligir quince golpes antes de que se lo llevaran. Parece que el hombre, mentalmente inestable, habría actuado presa de una especie de fanatismo religioso, porque acompañó el ataque con el grito: “¡ Yo soy Jesucristo, resucitado de entre los muertos!”. Los daños infligidos a la Piedad parecieron inmediatamente incalculables: el brazo izquierdo de la Virgen quedó roto en partes, sus dedos, su nariz y sus párpados quedaron destrozados. El acto de violencia fue tan conmovedor que esa tarde los Canónigos de San Pedro partieron en procesión hasta la Capilla donde se ubica la escultura cantando el Miserere, en señal de luto.

Hubo una profunda reflexión sobre cómo era mejor actuar. Una postura era dejar la obra dañada en señal de denuncia del mundo moderno. La otra, restaurarla. En caso afirmativo, el problema era cómo. Finalmente, se decidió reconstruir el rostro y el brazo de la Virgen en su totalidad, intentando volver a la perfección de la obra original. Para ello se utilizaron los cincuenta o más fragmentos de mármol arrancados por la furia de László Tóth, una pasta de cola y polvo de mármol. Una vez finalizada la restauración, que duró 9 meses, La Piedad fue devuelta a su ubicación en San Pedro. Desde entonces, está protegida por un muro de cristal a prueba de balas.

Imagen de la escultura La Piedad de Bandini de Miguel Angel exhibida en el Museo de la Opera del Duomo en Florencia, Italia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)Imagen de la escultura La Piedad de Bandini de Miguel Angel exhibida en el Museo de la Opera del Duomo en Florencia, Italia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Las otras “Piedades”

La Piedad del Vaticano no es la única esculpida por Miguel Ángel. Posteriormente, creó dos esculturas más (una tercera es de atribución incierta) que retoman este tema: la Pietà Bandini y la Pietà Rondinini.

La intensidad de estas esculturas inconclusas no deja de ser admirable. Son como si la escultura quisiera salir por la fuerza del mármol que la encierra pero, al morir su creador, han quedado atrapadas por la eternidad.

La piedad Bandini fue vendida a Francesco Bandini por 200 escudos. Estuvo situada primero en la Villa de Bandini y más tarde en la Iglesia de San Lorenzo de Florencia, en Santa María dei Fiore. Finalmente, fue llevada en 1960 al Museo del´ Opera del Duomo de Florencia.

La realización la llevó a cabo en tres años. En ella se representa a Nicodemo sosteniendo al Cristo yacente, y a los costados están la Virgen María y María Magdalena. La cara de Nicodemo es el autorretrato de Miguel Angel. Su elaboración fue muy costosa para el escultor ya que se sintió insatisfecho con ella e intentó destruirla en varias ocasiones. Debido a una grieta en el mármol o por el perfeccionismo del autor (que nunca estaba satisfecho con su obra), esta fabulosa escultura estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, gracias a que lo detuvo su criado, se conservó para ser admirada en los siglos posteriores. Miguel Angel, a estas alturas de su vida, próximo ya a la vejez, fue influido por un gran sentimiento religioso, preparándose para el gran juicio divino. Desde 1500 a 1555, y voluntad fue siempre que estuviera depositada en el Duomo de Florencia.

La Piedad Rondanini, obra inconclusa, en la que Miguel Angel trabajó hasta seis días antes de su muerte a los 89 años (REUTERS/Jennifer Lorenzini)La Piedad Rondanini, obra inconclusa, en la que Miguel Angel trabajó hasta seis días antes de su muerte a los 89 años (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Miguel Angel no tuvo tiempo de acabar la tercera, La Piedad Rondanini. Murió en plena elaboración, y se cuenta que estuvo trabajando en ella hasta seis días antes de morir, el 18 de febrero de 1.564 a los 89 años de edad, en su residencia romana junto al Foro Trajano. La Pietá fue heredada por su criado Antonio Francese, quien se la vendió al marqués de Rondanini, de donde deriva su nombre. Más tarde fue adquirida por el Ayuntamiento de Milán y ubicada en el Castillo Sforzano. En la escultura pueden apreciarse dos cuerpos, el de la Virgen y el de Cristo, apoyándose uno sobre otro como si fueran uno solo.

Estas obras de la Piedad, sobre todo la del Vaticano, nos indican hasta dónde puede llegar el genio del ser humano cuando se lo propone y cómo el arte, sea uno creyente o no, puede llevar nuestra conciencia hasta los niveles más elevados de la espiritualidad.

Un argentino, finalista a Fotógrafo del Año en los Sony World 2024

Fuente: Clarín – El argentino Jorge Mónaco está entre los finalistas a Fotógrafo del Año en los premios Sony World de Fotografía 2024, según anunció la Organización Mundial de Fotografía en un comunicado.

Su obra fue seleccionada entre más de 395.000 imágenes de más de 220 países y territorios.

Mónaco (Buenos Aires, 1957) se destacó en la categoría Porfolio con su trabajo «Retratos y paisajes», en el que busca «arrojar luz sobre las vidas de la gente de grupos minoritarios, ya sea étnicos, religiosos o relacionados con el género», dice la asociación.

Ya en 2002 el fotógrafo argentino había recibido la Beca del Fondo Nacional de las Artes a la investigación por su ensayo “Los Menonitas”.Jorge Mónaco. Otra obra del argentino seleccionado. Foto Jorge MónacoJorge Mónaco. Otra obra del argentino seleccionado. Foto Jorge Mónaco

Además, en la 17ª edición del concurso,un chileno y tres españoles fueron preseleccionados junto a otros 88 participantes, debido a «sus trabajos excepcionales» en fondo y forma, como señalaron del conjunto de los artistas elegridos en un comunicado de prensa.

Por un lado, el español Javier Arcenillas destacó en la categoría de Medioambiente por «Sequía», que recoge imágenes de países de Medio Oriente en los que el agua se está convirtiendo en un bien cada vez más escaso.Fotografía de la colección La Otra Patria, del chileno Lucas Urenda. Foto EFE, Lucas UrendaFotografía de la colección La Otra Patria, del chileno Lucas Urenda. Foto EFE, Lucas Urenda

Entre las imágenes agrupadas bajo la temática Deporte, la organización distinguió al español Luis Tato por «Nairobi Polo Club», en el que el español fotografió el club de polo más antiguo en el este de África.

También en esta categoría, la asociación quiso subrayar el trabajo del chileno Lucas Urenda con «La Otra Patria», que examinó cómo influye la migración de otros países en los equipos de béisbol de Chile.

Por su parte, bajo la categoría Bodegones, resaltó «Some Kind of Freedom IV: Creatio Ex Nihilo«, del español Raúl Belinchón Hueso, donde el fotógrafo retrata objetos requisados por oficiales de prisión, creados «de la nada» por los presos.

Para la presidenta del jurado, Mónica Allende, esta edición estuvo compuesta de trabajos de estilos diversos y «de gran calidad».

«El jurado ha quedado cautivado por su apasionada forma de contar historias, captando tanto las alegrías como los retos que supone la existencia humana a lo largo y ancho de nuestro planeta», consideró.De la serie Sequía, del preseleccionado español Javier Arcenillas. EFE, Javier ArcenillasDe la serie Sequía, del preseleccionado español Javier Arcenillas. EFE, Javier Arcenillas

En la misma jornada en la que la Organización Mundial de Fotografía anunció a finalistas y preseleccionados, informó de que los primeros competirán por el premio al Fotógrafo del Año dotado con 25.000 dólares, que se conocerá el 18 de abril.

Un día después dará comienzo la exposición de una selección de las imágenes en la Somerset House, de Londres, hasta el 6 de mayo, cuando se prevé que viajen a distintas ubicaciones.

Con información de agencias

Obras de varios argentinos salen a subasta en la casa Sotheby’s en Nueva York

Fuente: El Destape – Obras de los artistas argentinos Adrián Villar Rojas, Guillermo Kuitca, Liliana Porter y Manuel Esnoz saldrán a la venta como parte de la subasta que se realizará entre el 1 y el 4 de marzo en la casa Sotheby’s de la ciudad de Nueva York y que incluye también nombres internacionales como Diane Arbus, Nan Goldin, David Hockney y Jackson Pollock.

Las casi 30 obras pertenecientes a la colección de Solita Cohen de arte latinoamericano formarán parte de los numerosos lotes a la venta los días 1 de marzo, en la subasta «Contemporary Curated» y el 4 de marzo, en «Contemporary Discoveries», que incluirán en ambos casos pintura, grabado, fotografía, arte digital y esculturas, informó la subastadora en un comunicado.

De la argentina Liliana Porter saldrá a la venta una fotografía en blanco y negro, «Sin titulo», impresión hecha sobre gelatina de plata de 1973, referente a la serie en la que la artista juega con las formas geométricas y las del cuerpo, estimada entre 10.000 y 15.000 dólares.

El lote 134, del artista Guillermo Kuitca, es un plano en acrílico y grafito sobre lienzo, del techo de un salón del palacio del marqués de Spínola, en París, de la serie «L’Encyclopédie», firmado, titulado y fechado en 1999 (en el reverso). De casi dos metros de alto, la pieza está valuada entre 70.000 y 90 mil dólares. Una segunda obra de Kuitca, «Poema Pedagógico III» (1996) se venderá con una base de entre 40.000 y 60.000 dólares.

Del rosarino Adrián Villar Rojas se subastará «Harto de despedidas», una aerografía y pintura realizada sobre el capó de un auto, que otorga una impresionante profundidad a la imagen fechada en 2011, estimada entre 20 y 30 mil dólares, y también un casco de moto intervenido con la misma técnica y bajo el mismo título, «Sick of Goodbyes» (u$s5.000).

El pintor Manuel Esnoz (1974), con una obra en técnicas mixtas, de casi dos metros por dos, del 2009, también forma parte del conjunto de lotes, en este caso, valuada entre 8.000 y 12.000 dólares.

La subasta incluirá además piezas de otros artistas latinoamericanos como la brasileña Ana Maria Maiolino, el chileno Alfredo Jaar y el colombiano Oscar Muñoz, entre otros, provenientes de The Solita Cohen Collection of Contemporary Art from Latin America.

Con información de Télam

El arte argentino, embajador en Europa: de ARCO a Venecia, se expande en un terrero clave

Fuente: La Nación – Una decena de galerías participará la semana próxima en la feria madrileña, que atrae a los principales coleccionistas interesados en la escena creativa latinoamericana; la acción continuará en la bienal italiana, con una fuerte representación local.

Las copas se levantarán para brindar en Madrid, el viernes 8 de marzo. Será otra oportunidad clave para que representantes del sistema del arte argentino hagan “networking”, tal como anuncia la invitación al encuentro privado organizado por la Cancillería, arteba y la cámara de galerías Meridiano. Un cóctel clave que se realizará en el marco de ARCO, feria que atraerá a los principales coleccionistas europeos interesados en la escena creativa latinoamericana, del 6 al 10 de marzo con la participación de 205 galerías de 36 países. Y que anticipará otros por venir en Venecia, durante la 60ª edición de la bienal, donde la creación nacional también estará muy bien representada.

Bordado de Ana Gallardo, representada por Ruth Benzacar en ARCO, que protagonizará además una muestra en el CA2M
Bordado de Ana Gallardo, representada por Ruth Benzacar en ARCO, que protagonizará además una muestra en el CA2MGentileza Ruth Benzacar

“Somos pymes, necesitamos de las relaciones interpersonales y que los compradores vean las obras en persona. Para eso hay que estar presentes”, recordó días atrás la galerista Nora Fisch, durante una reunión de los sectores mencionados en el Palacio San Martín para acordar estrategias dirigidas en ese sentido. La respuesta del Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, fue que hay un “deseo de iniciar un nuevo camino, con una agenda de cooperación internacional conjunta que permita potenciar la promoción y la oferta exportable de las industrias culturales argentinas”. Entre otras acciones, se presentará un catálogo digital de galerías nacionales, diez de las cuales protagonizarán a su vez un circuito de visitas en ARCO guiadas por el curador Mariano Mayer.

Obras de Rosario Zorraquin en Isla Flotante
Obras de Rosario Zorraquin en Isla FlotanteGentileza Isla Flotante

El punto de encuentro para iniciar estas últimas será el stand de Isla Flotante en la sección sección titulada “Nunca lo Mismo. Arte Latinoamericano”, curada por Manuela Moscoso y José Esparza Chong Cuy. Exhibirá allí obras de Rosario Zorraquin, tal como hizo en la edición 2018 de Art Basel Miami Beach. En ese mismo sector, Sendrós participará con otro solo show de Andrés Piña mientras que Vigil Gonzáles –galería con sedes en Buenos Aires y Cusco-, presentará piezas de la peruana Violeta Quispe Yupari.

Obra de Clara Esborraz en Piedras
Obra de Clara Esborraz en PiedrasGentileza Piedras

En la sección dedicada a las galerías emergentes se presentará por primera vez la salteña Remota, con obras de Mar Pérez y Roxana Ramos, una de las ganadoras del premio In Situ en la última edición de Pinta BAPhoto. También estará allí Piedras -representante de Mónica Heller, autora del envío a la Bienal de Venecia de 2022-, con obras de Clara Esborraz y Carla Grunauer. Esta última participará además de una exhibición en colaboración con otra galería madrileña, Enhorabuena, que se inaugurará el martes 5 a las 20.

Erupción (2022), video performance de Roxana Ramos, en la salteña Remota
Erupción (2022), video performance de Roxana Ramos, en la salteña RemotaGentileza Remota

Otras cinco galerías representarán al país en la sección principal. Entre ellas estará Ruth Benzacar, pionera argentina en ARCO, con obras de Ana Gallardo –artista que también tendrá su propia muestra en el madrileño Centro de Arte Dos de Mayo, desde el sábado próximo-, Florencia Rodriguez Giles, Sofia Durrieu y Ulises Mazzucca. Trabajos textiles de vinculados con cosmovisión latinoamericana de varios artistas podrán verse en Herlitzka & Co., y Nora Fisch apostará a un solo show de Alfredo Londaibere. En Pasto, galería que presentó con gran éxito en ARCO 2022 a la ascendente Chola Poblete, exhibirán Zé Carlos García, Francisco Casas, Iosu Aramburu y Ariel Cusnir. Y en el stand de W, Chonon Bensho y Florencia Sadir, que protagoniza además una muestra en el espacio El Sielo, en Barcelona.

Flores Geométricas de Alfredo Londaibere en Nora Fisch
Flores Geométricas de Alfredo Londaibere en Nora FischGentileza Nora Fisch

El circuito argentino fuera de la feria incluirá además cuatro obras del Museo Luis Perlotti exhibidas en la exposición Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna, que continúa hasta el 1º de marzo en la madrileña Fundación Juan March. Mientras tanto, el Retrato de Enrique Larreta, de Ignacio Zuloaga, viajó desde el porteño Museo Larreta para participar de la muestra itinerante El mito de España. Zuloaga 1870-1945, que acaba de llegar al Bucerius Kunst Forum de Hamburgo tras exhibirse en Múnich –ciudad alemana donde Marta Minujín ofrecerá una charla el lunes, en el marco de una muestra de artistas mujeres-, y en junio seguirá camino al Museo Zuloaga, en Segovia.

Jenen ewa (el diluvio del Inka), 2023, de Chonon Bensho, en W
Jenen ewa (el diluvio del Inka), 2023, de Chonon Bensho, en WADRIAN PORTUGAL

A todo esto se sumarán desde el 20 de abril el envío argentino a la Bienal de Venecia, con una instalación deLuciana Lamothe, y los 16 artistas argentinos o radicados en el país -entre ellos, Libero Badii, Clorindo Testa, Emilio Pettoruti, La Chola PobleteyMariana Telleria-que fueron seleccionados por el curador Adriano Pedrosa para las muestras centrales de esta 60ª edición titulada “Extranjeros en todas partes”. Además, el dúo Chiachio & Giannone fue invitado por Swatch, principal sponsor del encuentro internacional, para exhibir dos obras textiles en su espacio del Arsenal.

Avance (1970), de Anita Payró, en Herlitzka & Co.
Avance (1970), de Anita Payró, en Herlitzka & Co.Gentileza Herlitzka & Co.

Para agendar:

  • 43a edición de ARCO, del 6 al 10 de marzo en Ifema Madrid con la participación de 205 galerías de 36 países
  • 60ª edición de la Bienal de Venecia, del 20 de abril al 24 de noviembre

Obras de los museos porteños, de gira por el mundo

Fuente: Foro de Baires – Los museos porteños albergan una cantidad muy importante de obras con relevancia internacional, destacada por curadores de instituciones del mundo entero. En ese sentido, en estos momentos hay una presencia inédita, en cuanto a cantidad, de obras del patrimonio local en préstamo para muestras en el exterior, en este caso de los museos de Esculturas Luis Perlotti y de Arte Español Enrique Larreta.

A través del trabajo de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura porteño, las obras están siendo exhibidas en distintos museos y fundaciones. El Museo Perlotti participa con piezas notables en la estética indigenista que lo caracteriza, obra en su mayoría de Luis Perlotti. En tanto el Larreta comparte en Europa el gran cuadro de Ignacio Zuloaga que retrata a Enrique Larreta en los tiempos de celebridad literaria por su novela La gloria de don Ramiro.

A continuación, las principales obras:

Museo Luis Perlotti en Fundación Juan March, Madrid (España)

El Museo de Esculturas ha enviado para la exposición Antes de América. Fuentes originarias en la cultura modernaque se lleva a cabo desde el 6 de octubre de 2023 hasta el 10 de marzo de 2024, cuatro obras de su patrimonio de arte americanista: Maqueta del proyecto de Monumento a la Independencia en la Quebrada de Humahuaca (2º premio), de Héctor Greslebin y Luis Perlotti, 1925, modelado en yeso con base de madera; dos obras tituladas Juego de café con motivos indígenas, de Luis Perlotti, cerámica policromada con las técnicas de torneado, bizcochado, decorado y vidriado; y  Máscara indígena, de Luis Perlotti, c.1930, cerámica policromada, decorada y vidriada. Estas piezas se conservan y difunden desde el único museo de esculturas porteño en Caballito.

“Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna” es una exposición que propone reconstruir visualmente un proceso histórico que tiene lugar en los dos hemisferios del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia: el de recuperación y reinterpretación en las artes y la cultura de las formas y los significados de las antiguas civilizaciones americanas y culturas indígenas derivadas, desde el siglo XIX hasta nuestros días. La mayoría de las piezas seleccionadas no ha salido nunca de sus países de origen, y a veces ni siquiera de los depósitos de los museos y colecciones que las albergan, o no se exhiben de modo habitual.

Museo Enrique Larreta en Munich y Hamburgo (Alemania) y en Segovia (España)

En la exposición itinerante El mito de España. Zuloaga 1870 – 1945, que se lleva a cabo en el Kunsthalle der Hypo-kulturstiftung (Múnich) de septiembre de 2023 a febrero de 2024, en el Bucerius Kunst Forum (Hamburgo) de febrero a julio de 2024, y en el Museo Zuloaga (Segovia) de junio a octubre de 2024, el Museo de Arte Español presenta su célebre pintura Retrato de Enrique Larreta, de Ignacio Zuloaga (París, 1912), óleo sobre tela, que ocupa un lugar central de la casa y la colección en Belgrano.

La representación que Zuloaga hace de Enrique Larreta es uno de los retratos paisajísticos más famosos del artista, en el que concibe el paisaje como una extensión de la figura que expresa la esencia del retratado y, a menudo, sirve como una proyección de su alma. Pintado en París en 1912, donde Larreta se desempeñaba como ministro plenipotenciario de Argentina, el lienzo lo muestra con el telón de fondo de la ciudad de Ávila, escenario principal de su novela La gloria de don Ramiro de 1908”(Texto del catálogo de la muestra).

“El mito de España. Zuloaga 1870 – 1945”, reúne unas 100 pinturas de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, muchas de las cuales no han sido presentadas al público desde la muerte de Zuloaga en 1945. Es la primera vez que el artista, cuyas obras fueron expuestas repetidamente y con éxito en Alemania a principios del siglo XX, pero que es hoy prácticamente desconocido en ese país, será homenajeado fuera de España en una muestra tan completa.

Intuición, color y graffitis: Sarah Grilo regresa a Nueva York

Fuente: Clarín – Como se podría suponer, cuando en 1962 Sarah Grilo llega a Nueva York con 45 años, tras ganar la beca Guggenheim, un mundo entero se abrió ante sus ojos. El tiempo que la artista nacida en Bahía Blanca pasó en la ciudad estadounidense se convirtió en un período crucial en su formación como artista: fue allí donde comenzó a definir su estilo distintivo que fusiona la abstracción con el lenguaje.

Sobre aquellos años neoyorquinos abunda The New York Years, 1962–70, una exposición curada por la también argentina Karen Grimson en la galería Lelong & Co. que recupera la obra de Sarah Grilo (Buenos Aires, 1917 – Madrid, 2007), por entonces ya con importante presencia en el circuito de arte local e incluso internacional, en una ciudad por la que evidentemente sentía atracción. Para entonces Nueva York ya era meca del mundo del arte occidental, y atraía a los movimientos de vanguardia.Sarah Grilo por Lisl Steiner.Sarah Grilo por Lisl Steiner.

“Un momento galvanizador para la práctica de Grilo, los años en Nueva York abarcan su transición de la abstracción moderna a la contemporánea”, escribe Karen Grimson, curadora además del circuito artístico del Design District de Miami. “A medida que las exploraciones formales y cromáticas dieron paso al surgimiento del discurso y el lenguaje, el compromiso de Grilo con la política y los medios de comunicación se volvió fundamental en su contribución a la pintura estadounidense de posguerra”, agrega.

El momento de agitación política abonó sus ejercicios de experimentación visual, que la llevan a incluir publicaciones ilustradas como LIFE y revistas femeninas, elementos del collage y textos en sus pinturas. Por su enfoque expresivo e intuitivo de la pintura la vinculan con artistas como Rauschenberg; al tiempo que se la etiqueta junto a Andy Warhol por su búsqueda de inspiración en elementos cotidianos. Pero no deja afuera sutiles comentarios políticos, como sucede en las piezas “Our heroes” y “Win, it’s great for your ego”, ambas presentes en la muestra. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que lo hacía en inglés, una lengua que no manejaba. Como una inconsciencia urbana precursora del graffiti.Sarah Grilo. Protesta, 1973. Óleo sobre tela, 81 x 100 cm. Sarah Grilo. Protesta, 1973. Óleo sobre tela, 81 x 100 cm.

“Our heroes” (1966)alude a la guerra de Vietnam tanto como al Pop Art. Mientras que “Win, it’s great for your ego” (c. 1965-66) también hace referencia a la atmósfera de guerra, aunque los números y flechas que incorpora desvían la mirada a las intensas calles de Nueva York.

En Buenos Aires, Sarah Grilo había pertenecido junto a su esposo José Antonio Fernández-Muro al Grupo de Artistas Modernos de la Argentina, que reunió Aldo Pellegrini, y en el que se incluían artistas como Enio Iommi, Tomás Maldonado, Alfredo Hlito y Lidy Prati, entre otros.

Dejó Nueva York en 1970, en desacuerdo con el reclutamiento de la guerra de Vietnam, y se mudó junto a su familia a España. En Madrid, donde se instaló definitivamente en 1985, murió en 2007 sin ser reconocida por sus contribuciones a la abstracción. Aunque participó de sucesivas exposiciones colectivas como artista latinoamericana, como señala la crítica Annabel Keenan en Artsy.

La exposición incluye materiales de archivo, recortes de la de prensa, una foto con Warhol, entre otros documentos que recrean sus años en Nueva York. Y también una serie de pinturas que que no se exhiben públicamente desde la exposición individual de Grilo en 1967 en la Byron Gallery, hace 50 años. Y en simultáneo a la muestra en la galería de Chelsea, obras de Grilo participarán junto con las de Ana Mendieta y Zilia Sánchez en la feria Frieze de Los Ángeles, del 29 de febrero al 3 de marzo.

Rumbo a ARCOmadrid: apretones de manos entre galeristas y autoridades de la Cancillería

Fuente: Clarín – La feria comienza en dos semanas, el 6 de marzo, y diez galerías argentinas vuelven a dar el sí latinoamericano, tanto en la sección regional, «Nunca lo mismo», como en la emergente Opening y en la selección principal. Estarán en ARCOmadrid 207 galerías; entre los 36 países que participan, por tercer año consecutivo Argentina tiene un lugar destacado.

Las galerías que tendrán stands son Mauro Herlitzka, Ruth Benzacar, Isla Flotante, Nora Fisch, Sendrós, W-galería, Piedras, la salteña Remota, que se estrenará en Madrid, y Vigil Gonzáles –con espacios en Buenos Aires, Santo Domingo y Cuzco–. Pasto, que tuvo gran repercusión allí en 2022 con obra del artista trans Mauricio La Chola Poblete –la saludó la reina Leticia en su paseo–, este año llevará la performance sobre Evita del chileno Francisco Casas, realizada en Buenos Aires en ArteBA.Collage sobre papel de ilustración, Alfredo Londaibere. Collage sobre papel de ilustración, Alfredo Londaibere.

La Cancillería trabaja a contrarreloj para acompañar a las galerías argentinas, en un acompañamiento logístico y técnico, pero ya no de financiamiento parcial, como en ocasiones anteriores.

Para ir encendiendo los motores –un poco desde el estribo–, ayer se presentaron y reunieron en Cancillería representantes de algunas galerías viajeras, junto a la Directora de Asuntos Culturales, Alejandra Pecoraro, la Agencia de Comercio e Inversiones (que tiene nuevo presidente, Julián Cohen), la titular de la Dirección de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes, Carolina Bustos –la Dntec es un nuevo actor en el campo del arte–.

También estaban presentes la Cámara de galeristas Meridiano, con su director, el rosarino Diego Obligado, y Lucrecia Palacios y Gala Gómez Minujín, directora de arteBA y responsable de coleccionismo. La feria porteña suele tener un papel clave en el networking con coleccionistas europeos. Obligado dijo haberse sentido muy cómodo, y agradecido del compromiso de apoyo logístico.Alfredo Londaibere. Alfredo Londaibere.

“Nos pareció positiva la reunión”, dijo Mauro Herlitzka; “sobre todo porque fue convocada por la Cancillería. Me gustó que lo hayan hecho al comienzo mismo de su gestión”. Cuenta el marchand que las nuevas autoridades se comprometieron a promover la participación en tres eventos, la Semana del Arte en México, la Semana de Miami y ARCO.

La galería Herlitzka está llevando una variedad de disciplinas y artistas, desde obras que brillaron en la Fundación March, en la gran muestra «Antes de América», junto a formidables textiles nativos pertenecientes a la colección privada de Nicolás García Uriburu.

La galerista Nora Fisch viaja en pocos días con su apuesta más ambiciosa hassta la fecha. Es este su tercer año consecutivo en la pasarela central de Arco y se ha jugado al pleno: dar a conocer la obra de Alfredo Londaibere (Buenos Aires, 1955-2017), desde sus inicios en los 80, aún en dictadura y en los tiempos tormentosos del VIH, a través de la galería del Centro Ricardo Rojas y luego en sus talleres.

Mientras la historia del arte reconstruye metódicamente la consolidación de las estéticas queer, Londaibere puede ser una pieza fundamental del mosaico latinoamericano, de comprobada resonancia en este mercado. A la galería Hache, hace dos años, le fue muy bien con la obra de Santiago García Sáenz.

Dice la galerista Fisch sobre la reunión de ayer lunes: “Quisimos transmitirle a la directora Pecoraro y al secretario Cifelli la importancia sustancial que estas participaciones tienen para nosotros, dado que nos ayudan a formar precios para el arte argentino. Nuestro arte, incluso el de los maestros, sigue teniendo precios cinco veces inferiores a lo que se ofrece en Europa. Y nuestro mercado es minúsculo, si lo comparamos. Esto empuja la valoración y nos aporta recursos para seguir.”

Una cuenta nueva

La cita de ayer podría haber tenido un aire de hoscas recriminaciones dado que la Agencia ACI llevaba ya más de 8 años brindando un respaldo financiero parcial a estas exploraciones activas del arte argentino, sobre todo acogiendo los cuantiosos gastos en flete al dólar oficial, en años de brecha salvaje. The End.

Según pudo saber Clarín, las galerías asumirán por entero los costos de traslado de obra oneroso. Viajan con lo propio y punto. ¡Nervios! Cierto marchand nos confiaba que solo duerme con somníferos, por la escala del gasto en divisa en estos momentos acuciantes. “Si no vendemos, esta vez será un mazazo…”

Otra fuente deslizaba que el gobierno de Alberto Fernández dejó un “muertito” en Cancillería que se debe levantar – al menos esa infidencia se usó como argumento.

La Cancillería y la DiCul han logrado armar un buen programa, con recorridas en castellano e inglés por las galerías argentinas, a cargo de un curador inmejorable, Mariano Mayer, quien por tres años se encargó de la sección latinoamericana en ARCO. Y como es tradicional, habrá un agasajo en la residencia oficial del nuevo Embajador, el diplomático Roberto Bosch.

“Con el Consejo Público Privado de Promoción de Exportaciones se convino contratar a Mayer, curador argentino residente en Madrid, para acompañar las visitas guiadas para todos los potenciales compradores, a la vez que se les presentará un programa integral de exportaciones de arte. Tenemos online un catálogo, que se entregará como QR», dijeron los voceros consultados.

Por otro lado, el secretario de Cultura Cifelli volvió a postear ayer en IG un video –sin audio– de la larga y nutrida mesa de trabajo en Cancillería. Su oficina dejó en claro que no es su área la que lleva el programa de los galeristas, aunque él estará presente en Madrid para compartir el movimiento de la escena y la participación.

Otro ataque a una obra de arte: ahora le tocó a la Venus de Botticelli

Fuente: Clarín – Ahora le tocó a una de las pinturas más icónicas del arte renacentista Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus, de 1485.

Dos integrantes de la agrupación Última Generación atacaron la obra, una de las «celebridades» de la ciudad italiana de Florencia.

Entraron a la Galería Uffizi, antiguo palacio de los Médici, y cubrieron el cristal de protección de la obra maestra de Botticelli con fotografías que reflejan efectos del cambio climático.

La pieza de más de 500 años es una alegoría del renacimiento del alma humana y fue cubierta por imágenes que pretenden alertar sobre la emergencia ambiental.

Sobre el vidrio que protege la tela de más de 5 siglos de antigüedad, los activistas pegaron imágenes de la ciudad de Toscana bajo el agua, por la reciente inundación en Campi Bisenzio, y cubrieron así -en parte- el célebre lienzo del siglo XV.Pegatina. Sobre el vidrio de la "celebridad" de Botticelli. Foto: APPegatina. Sobre el vidrio de la «celebridad» de Botticelli. Foto: AP

Esta misma obra ya había sido atacada en el año 2022, por dos activistas que habían pegado sus manos al cristal que protegía la pintura de Botticelli, en los Uffizi.

La obra no sufrió ningún daño en aquella vez ni tampoco ahora, de acuerdo con medios locales.

«Hoy este cuadro, símbolo de amor y belleza, se ha transformado, mostrando la destrucción y el dolor que ya estamos viviendo por la crisis climática. El Gobierno sigue fingiendo que los campos no se quemarán en enero, que el agua no será un problema este verano, que las casas destruidas por las inundaciones son acontecimientos accidentales y no causados ​​por decisiones humanas. Y en lugar de abordar estos problemas reales, dicta leyes absurdas», leyó uno de los activistas, antes de ser detenido, junto con el otro atacante.Símbolo de belleza clásica y de renacer. "El nacimiento de Venus", de Botticelli.Símbolo de belleza clásica y de renacer. «El nacimiento de Venus», de Botticelli.

Inmediatamente después de leer el comunicado, en el suelo de la sala de los Uffizi se colocó una pancarta que decía «Fondo de reparación de 20 mil millones para los daños causados ​​por los desastres climáticos».

En enero, el alcalde de Florencia, Dario Nardella, había dicho que «una batalla sacrosanta como la de la emergencia medioambiental no se puede librar atacando, aunque sólo sea simbólicamente, el arte y la cultura».

Tan solo en los últimos días, activistas arrojaron sopa de calabaza sobre el cristal que protege La Gioconda de Leonardo da Vinci, a fines de enero, y lo mismo hicieron sobre La primavera del pintor impresionista Claude Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyon.

La seguidilla venía del año 2021, cuando atacaron Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres, mientras que en octubre del 2022 la policía neerlandesa detuvo a tres activistas climáticos del movimiento Just Stop Oil luego de que atacasen el cuadro La joven de la perla (1665), del pintor del Siglo de Oro Johannes Vermeer, en la galería Mauritshuis de La Haya.

Más tarde tiraron harina sobre un automóvil pintado por Andy Warhol, o echaron pintura roja a un cuadro de Claude Monet en Estocolmo, entre otros hechos vandálicos.

Las acciones no ha hecho más que ganar críticas y rechazo: irrumpen en espacios cerrados, atacan patrimonio cultural, en su mayoría obras de cientos de años, a veces tiran comida, en nombre de la defensa del planeta.

¿Es que acaso creen que a los museos no les preocupa el cambio climático? se desprendió de una declaración emitida el año pasado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) frente a esta oleada que se ha intensificado en los dos últimos años.

El Parlamento italiano aprobó en enero una ley que aumenta las penas para los autores de acciones contra monumentos o lugares culturales, en respuesta a una serie de acciones por parte de los defensores del clima.

Con información de agencias