Johnny Depp presenta sus obras de arte en una exposición inmersiva en Nueva York

Fuente: Infobae – La muestra “A bunch of stuff” llegará a Nueva York el 4 de octubre. Incluirá desde retratos de su madre hasta una sala animada en 360 grados, narrada por el propio Depp.

El actor estadounidense Johnny Depp abrirá el próximo 4 de octubre en Nueva York su primera exposición inmersiva, A bunch of stuff (Un montón de cosas), en la que mostrará sus propias obras de arte, que hacen un recorrido por su vida y su faceta creativa.

El arte de Depp se podrá ver en el edificio Starrett-Lehigh, en el barrio de Chelsea -donde ya conviven muchas galerías de arte gratuitas- y contará con grandes habitaciones “inmersivas”, galerías tradicionales y tiendas temáticas que guiarán al espectador a través de las diferentes fases de la vida del actor, según la página web de la muestra.

Por ahora la organización no ha puesto entradas a la venta, pero los interesados pueden apuntarse a una lista de espera y conseguir boletos una vez se inaugure la muestra.

Johnny ha creado cientos de cuadros que ilustran su trayectoria vital, desde los primeros retratos de su madre hasta series de obras sobre la identidad, la introspección y la fama. Su arte es la historia de su vida”, anota la web.

A bunch of stuff, curada por BAUART –una empresa dedicada a crear museos y exposiciones– contará con varias salas, entre ellas The Black Box (La caja negra), una película animada en 360 grados y narrada por el propio actor que explora su vida y su trayectoria artística.

Su muestra artística contará con The Black Box y The White Box, que presentaran más de 60 obras divididas en capítulos que revelan su trayectoria creativaSu muestra artística contará con The Black Box y The White Box, que presentaran más de 60 obras divididas en capítulos que revelan su trayectoria creativa

La película no tiene un inicio ni un final marcados, por lo que los espectadores “están invitados a entrar, tomar las riendas y marcharse cuando quieran”, de acuerdo con la web.

Por su parte, el espacio The White Box (La caja blanca), expondrá más de 60 obras de arte físicas elaboradas por Johnny Depp a lo largo de tres décadas. Estas piezas estarán divididas en cinco capítulos e indagarán en la faceta del estadounidense como pintor.

La caja blanca también incluirá artefactos del actor “que ofrecerán un vistazo más profundo a las inspiraciones y las historias detrás de cada pieza”.

En declaraciones a la revista People, el protagonista de la saga Pirates of the Caribbean expresó que, “a través de la magia y la locura de la vida” el arte ha sido su “refugio”.

“Estas piezas, nacidas de diferentes etapas de mi viaje, son el residuo de una vida vivida”, aseguró.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Facundo Arrizabalaga y archivo.

Luciana Lamothe y su credo no binario

Fuente: Clarín – La artista conceptual que representa al país en la 60° Bienal de Venecia cuenta sobre su instalación: emplea materiales reciclados, que lleva al extremo, y la flexibilidad como principio constructivo.

Ojalá se derrumben las puertas, la obra de Lamothe en un pabellón argentino que creció con la luz. Por primera vez no se tapiaron las ventanas.

La Luciana Lamothe (1975) que allá por 2003 desafiaba al mundo del arte con obras como Meadas, un registro del dibujo que su propia orina trazaba al deslizarse por la vereda, es la misma que hoy representa al país en la 60° Bienal Internacional de Arte de Venecia, sólo que amplificada. Cual cirujana de la materia, para su instalación Ojalá se derrumben las puertas –estructuras construidas con andamios de hierro, cintas de fenólico curvado y maderas descartadas intervenidas– examinó a fondo cada elemento y descubrió así su capacidad de cambio.

Nacida en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Lamothe comenzó a mostrar performances nacidas en recorridos callejeros, como parte de una escena que batallaba por sus ilusiones recién llegado el siglo XXI, en un escenario de máxima crisis. Estuvo en el programa de artistas conocido como Beca Kuitca, y fue fichada por Appetite, una de las galerías insignia de aquellos primeros dosmil. Una década después, ya participaba de residencias internacionales, bienales y exposiciones, como Spit on the cement floor (2012), en la Galería Alberta Pane de París, donde invitaba a los visitantes a escupir sobre polvo para convertirlo en cemento. Recibió premios, como el de la Fundación Pollock-Krasner, en Estados Unidos en 2019. Y como representante de su generación, en 2023 fue curadora invitada en la exposición Cien caminos en un solo día, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se pudo ver una de sus estructuras de maderas industrializadas y andamios que extravían la arquitectura de su función, en un ejercicio de extrañamiento.Luciana Lamothe. Foto: Juano Tesone.Luciana Lamothe. Foto: Juano Tesone.

Hasta el 24 de noviembre, con la curaduría de Sofía Dourron, un pabellón argentino totalmente iluminado exhibe el resultado de un trabajo arduo de construcción que la artista primero ensayó en su taller de Quilmes, y luego montó en la ciudad italiana sobre materiales reciclados de otras bienales y rescatados de un pequeño bosque de Eslovenia. Como consecuencia, en la exposición todo parece posible: elementos como la madera se ondulan, simulando la misma suavidad de una tela –por increíble que suene–, jugando a la vez el papel de pared, techo y piso. El público está invitado a perderse en ese espacio, cuyo adentro y afuera no están claros, y donde se pone a prueba el vínculo del visitante con la fragilidad a su alrededor.

En entrevista con Ñ, Lamothe habla de lo que la inspira e inquieta, del valor de la identidad y la relación entre arte y sociedad; mientras repasa su trayectoria desde la inserción, hasta el trasfondo político de su puesta, que hoy representa al país en la más importante de las bienales.

–¿Era para vos una meta, un hito en tu carrera la Bienal de Venecia?

–Definitivamente, un hito. Para todo artista es un momento importante, no fundamental pero sí es un objetivo muy estimulante. Después, el desafío es que el trabajo esté a la altura, que tenga repercusión y provoque. Tiene que ser muy completo y, al mismo tiempo, sentís un compromiso. Es extraño porque el arte es con nombre propio y acá representás a tu país. Pero logré la profundidad, la contundencia y la potencia que quería.Para su instalación, Luciana Lamothe recicló maderas de otras bienales y recogió troncos en un bosque cercano. Para su instalación, Luciana Lamothe recicló maderas de otras bienales y recogió troncos en un bosque cercano.

–Los materiales que usás son siempre protagónicos. En este caso maderas industriales, tubos para andamios, troncos quemados. ¿Qué historia contienen?

–En los últimos años fui reformulando el objeto andamio para entender su sistema constructivo. Empecé a replantearme qué pasa con una herramienta como es (que es de sostén) cuando pierde su función. A la vez, empecé a preguntarme qué les pasa a los materiales de los que está hecho, supuestamente duros, del mundo de la construcción, y llegué a la conclusión de que no existen materiales duros. Todo material es blando. Lo duro o blando está ligado al punto de vista, una mirada si querés antropocéntrica, y hasta te diría patriarcal, porque lo duro está ligado a lo masculino y lo blando a lo femenino. Desarrollé una idea de la elasticidad de los materiales, la resistencia o tenacidad (la capacidad de un material de administrar la energía externa para no romperse). Me interesa generar estructuras grandes y monumentales pero que planteen esa blandura de la estructura, la posibilidad de movimiento y transformación. A partir de estas ideas, me interesé en las identidades: cómo llega el material a ser lo que es. La madera terciada es madera, pero es más que eso; viene del universo natural y de golpe nos llega de esta manera, cortada, feteada, con aglutinantes industriales para que se pegue una capa con otra. Entonces es un híbrido: es natural e industrial a la vez.

–¿Cómo elegiste los materiales?

-En la previa en Buenos Aires, en el taller de Quilmes, trabajé con guatambú, una madera dura del norte argentino que en Europa no existe. Llevarla era carísimo; tuvimos que adaptarnos, y ese ejercicio se volvió parte del concepto. Allá conseguimos maderas de todo tipo para investigar la vida útil del material: desde el tronco hasta que se convierte en mueble, que luego se vuelve desecho, se pudre o se quema. Quise reflejar esos momentos. Fuimos a un bosque de Eslovenia a buscar ramas, también a los bosques alrededor de Venecia donde hay árboles centenarios y uno justo se estaba muriendo. Además, recuperamos maderas de pabellones de Argentina, Finlandia y Alemania, que habían reciclado madera de bienales anteriores. Y espero que alguien me pida maderas en la próxima Bienal para seguir reciclándolas. Mientras recorrés la instalación vas viendo qué le pasa al material, sus distintas identidades. Esa es mi idea de identidad: no es fija ni estática. La identidad se va transformando, es dinámica.Propone cambios sobre el entorno construido. 
Propone cambios sobre el entorno construido.

–La instalación afirma la flexibilidad de todo, puesta a prueba. Como si dijera: “se puede ser esto y a la vez esto otro”. Y a la vez los materiales exhiben rasguños, imperfecciones, algunos están rotos. ¿Hablas de la humanidad?

–No me gusta decir que mi trabajo es metáfora de determinada cosa, pero son inevitables. Me quiero alejar cada vez más de las ideas antropocéntricas. El discurso tiene que ser más amplio, no solamente hablar de lo que nos pasa como humanidad, mirarnos cada vez menos el ombligo. El material tiene mucho para enseñarnos. Obviamente quiero que cada quien se sienta interpelado con la obra, si te pasa es porque está hablando de vos también. Al principio trabajaba con la idea de que un proceso destructivo también puede ser constructivo y viceversa, se retroalimentan. Luego desarrollé la idea de la transformación porque sale de ese binarismo construcción-destrucción abriéndote mucho más las posibilidades y cambios que le pueden suceder a un material o a su destino. Hay algo en la queeridad de los materiales que me interesa plantear porque si empezamos a ver esas cosas en la naturaleza, es que realmente es así la vida. Y las cosas no son de una manera tan determinante que se resuelve en los opuestos. Cuando trabajo en esta narrativa pienso en el punto medio entre la naturaleza y lo industrial, porque justamente en el punto medio es donde hay mayor tensión, la balanza no se va para un lado ni para el otro.

–La posibilidad del derrumbe está en el título, casi en forma de anhelo. También aparecía en otros de tus trabajos. ¿Pensas en la destrucción, o “liberación de la estructura”, como algo a veces tentador? ¿O necesario?

–En la instalación todo cuelga, todo está en tensión. Tiene un peso y está en equilibrio y al mismo tiempo es bastante frágil. El título es una provocación para generar un poco más de tensión en el cuerpo que atraviesa un espacio donde está todo suspendido. Está también el video de una acción en la calle, donde voy quebrando ramas con diferentes puertas del espacio público que uso de palanca. Ese quiebre que se genera contradice todo lo que viene pasando antes en la instalación, con un material muy flexible que estiro pero no se quiebra, y al final te digo: mirá, también se quiebra. Me gusta mostrar las dos opciones: la elasticidad extrema y la no resistencia. Lo siento como una identidad argentina en algún punto, de la tenacidad. Hay un momento en que ya no hay más resistencia y aparece una crisis, un quiebre. El material se trauma y colapsa.Detalle de la instalación, con maderas.  Detalle de la instalación, con maderas.

–En la misma línea, los conceptos de inestabilidad, transformación y límites también están muy presentes en toda tu obra. ¿Cómo se vinculan con el mundo actual?

–Hay un aspecto de la sociedad contemporánea que está ligado a las libertades individuales, que por suerte tienen cada vez más espacio, pero al mismo tiempo la intolerancia avanza con muchísima fuerza. Es un fenómeno dentro del capitalismo global. Nos seguimos peleando pero estamos todos ahí dentro. Además, estamos presos de las redes, una matrix cada vez más claustrofóbica. Parece no haber una salida muy clara, estamos dentro de la misma caja de zapatos discutiendo por la libertad.Otra vista del pabellón argentino. Otra vista del pabellón argentino.

–En este sentido anti jerárquico de que las puertas se derrumben, ¿te inquieta la posibilidad de que el arte contemporáneo no pueda ser leído por todos?

–Me gustaría que mi obra sea leída por un público bien amplio. Hay quienes me dicen que mi trabajo es para entendidos, pero creo que no. Me interesa mucho trabajar con las emociones y sensaciones. No hace falta demasiada especialización para que un espacio te afecte emocionalmente. Todos tienen algo para decir y es lindo cuando el movimiento es de ambas partes, cuando el arte trata de tener más llegada y la gente tiene acceso a la educación para entenderlo.

–Tu trabajo fue y volvió de la escultura a otras manifestaciones, como las acciones vandálicas en la calle, pero sin perder el espíritu provocador. ¿Cómo es el paso de una forma a la otra?

–No es lo mismo trabajar siendo NN en la calle a la noche, haciendo algo que nadie sabe que es arte y que tampoco te interesa que lo vean como arte, que cuando presentás algo en una galería. Lo que vuelve arte a esa acción vandálica es lo que viene después: el registro, la circulación dentro del sistema del arte. En cambio, si muestro en una institución o pienso obra para una galería, ya está mediatizado lo que estoy mostrando.

–¿Cómo te insertaste en la institución del arte, o en el mercado? ¿Qué le dirías a un artista que se quiere insertar?

–Estaba en el proyecto Venus, de Roberto Jacoby, donde pude empezar a relacionarme con artistas y a mostrar mis cosas. Después la galería Appetite; ahí hacíamos de todo, era un espacio de contención y creación. También a través de las clínicas, hice con Pablo Siquier y Ernesto Ballesteros; allí conocí a un montón de artistas y colegas con quienes después fui creciendo a la par. En el certamen Curriculum Cero, que organizaba Ruth Benzacar, me dieron un premio y ahí empezó un recorrido más institucional. Es un camino muy, muy difícil. Y en ese momento, claramente más para las mujeres. Era raro plantearlo pero fue así.

–¿Qué cosas te inspiran actualmente?

–Aunque la ciudad también me inspira, salir a las afueras. Me inspiran las relaciones humanas, su complejidad; es tan difícil relacionarse y comunicarse que ahí veo mucho jugo. Me inspira la arquitectura, el desarrollo tecnológico. La precariedad me genera preguntas. Me inspira preguntarme sobre la comodidad, si es necesaria o lo es más bien escaparle, si es un destino interesante, digamos. ¿Es realmente a lo que todos queremos llegar, la comodidad? ¿No es un poco el comienzo de la muerte? Mi trabajo se hace esa pregunta en las tensiones, en la inestabilidad. En la verdad de los materiales, en su rusticidad. En eso de mostrarlo así, tal cual es.

Un Rembrandt descubierto en un altillo se subastó en una cifra millonaria

Fuente: Infobae – La obra “Portrait of a Girl” del célebre artista barroco neerlandés, encontrada en una casa rural del noreste de los Estados Unidos, fue vendida a un coleccionista por 1,41 millones de dólares.

La pintura del siglo XVII titulada "Portrait of a Girl", del artista neerlandés Rembrandt, vendida en una subasta por 1,4 millones de dólares (Foto: Thomaston Place Auction Galleries vÍa AP)La pintura del siglo XVII titulada «Portrait of a Girl», del artista neerlandés Rembrandt, vendida en una subasta por 1,4 millones de dólares (Foto: Thomaston Place Auction Galleries vÍa AP)

La pintura del siglo XVII, Portrait of a Girl, del artista neerlandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn, fue descubierta por el tasador de arte y subastador Kaja Veilleux en un altillo de una finca en Camden, Maine, en el extremo noreste de los Estados Unidos. Una etiqueta en la parte posterior del marco señalaba que fue prestada al Museo de Arte de Filadelfia para una exposición en 1970.

“En las visitas a domicilio, a menudo vamos a ciegas, sin saber lo que encontraremos”, dijo en un comunicado. “La casa estaba llena de piezas maravillosas, pero fue en el altillo, entre pilas de cuadros, donde encontramos este notable retrato.”

Rembrandt, nacido en 1606, fue un artista prolífico que se enfocó en una variedad de temas, desde retratos hasta paisajes y escenas históricas y bíblicas. Portrait of a Girl fue pintado sobre un panel de roble y montado en un marco holandés tallado a mano en oro, dijo Veilleux.

Una subasta por Thomaston Place Auction Galleries resultó en una competencia feroz el 24 de agosto, dijo. Al final, un coleccionista europeo pagó 1,41 millones de dólares por la pintura.

Ícono argentino del Arte Pop: Marta Minujín deslumbró en la tapa de Vogue México

Fuente: TN – Personaje imprescindible del imaginario cultural de Buenos Aires, mostró en la revista el interior de su estudio.

Vogue México y Latinoamérica está festejando su aniversario número 25. Para celebrar, la icónica revista de moda y tendencias convirtió en mujer de tapa aMarta Minujín, la leyenda argentina del Arte Pop.

No hay titubeo posible: #MartaMinujín es la leyenda viva del arte pop argentino. Y ese podio, sin exagerar, es la traducción más acabada de la labor que lleva adelante desde hace seis décadas; tanto en su propio territorio, la ciudad de Buenos Aires, como en otras geografías”, escribió la revista en su cuenta de Instagram.

Para la tapa, la artista se lució con un maxivestido total black. Se trata de una pieza muy sofisticada, con mangas 3/4, escote cruzado, falda midi y ajuste en la cintura. Icónica y fashionista como ella sola, los complementos hicieron el resto: un par de lentes de sol futuristas blancos y negros, aros colgantes plateados y labios pintados de rojo fuego.

Marta Minujín en la portada de Vogue México. (Foto: Instagram/@voguemexico).
Marta Minujín en la portada de Vogue México. (Foto: Instagram/@voguemexico).

“La icónica artista es el personaje imprescindible del imaginario cultural de Buenos Aires. Nos adentramos al caos creativo de la artista para descubrir de cerca su espacio más íntimo (y lo que viene para ella)”, adelantaron en Vogue.

En una segunda imagen, Minujín se mostró ya dentro de su estudio de arte, plagado de colores neón como verde, naranja y azul. Su vestuario, por supuesto, fue elegido en composé con el ambiente. Llevó un mono estampado con un diseño textil de alto impacto en el que predomina el color naranja shocking, pero también tiene detalles en amarillo, verde y rosa.

Marta Minujín, a puro color. (Foto: Instagram/@voguemexico).
Marta Minujín, a puro color. (Foto: Instagram/@voguemexico).

Elevó la apuesta, como siempre, con los accesorios: pulseras plateadas, aros enormes, collares de cuentas y unos lentes de sol estilo aviador dorados, con vidrio espejado y opaco. Además, llevó pintadas las uñas de celeste pastel y su hairstyle típico no pasó desapercibido. En otra de las fotos, incluso, sumó guantes de cuero negros.

Vogue México se explayó en su presentación: “Desde su primera muestra individual de dibujos hechos en tinta y con un palillo de mimbre en 1959 hasta la actualidad, #MartaMinujín ha sido la artífice de célebres momentos: desde el denominado Kidnappening, conformado por actores que deambularon durante tres días por Nueva York con las caras pintadas como si se tratase de obras de Pablo Picasso, eso sumado a los artefactos comestibles y otras tantas instalaciones que insistieron en, por ejemplo, interpelar el apogeo de los medios de comunicación y por ende de la cultura de masas”.

Marta Minujín abrió las puertas de su estudio. (Foto: Instagram/@voguemexico).
Marta Minujín abrió las puertas de su estudio. (Foto: Instagram/@voguemexico).

“Hoy, la principal hacedora del arte efímero continúa transitando la vorágine diaria con piezas interactivas. Para nuestra edición de aniversario, nos adentramos en su estudio en Buenos Aires para conocer de cerca el universo creativo de la artista”, concluyeron.

Marta Minujín: leyenda del Arte Pop. (Foto: Instagram/@voguemexico).
Marta Minujín: leyenda del Arte Pop. (Foto: Instagram/@voguemexico).

A sus 81 años, Marta Minujín continúa influyendo no solo en los amantes del arte, sino también en los fanáticos de la moda.

Marta Minujín, icónica artista argentina. (Foto: Instagram/@voguemexico).
Marta Minujín, icónica artista argentina. (Foto: Instagram/@voguemexico).

El Met prepara una gran celebración del arte latinoamericano

Fuente: Infobae – El Museo Metropolitano de Nueva York tendrá, en los próximos meses, muestras de arte mexicano de vanguardia y de arte antiguo de las Américas.

El Museo Metropolitano de Nueva York se prepara para hacer en los próximos meses una gran celebración de arte mexicano de vanguardia, de arte antiguo de las Américas, y de su influencia en tiempo y el espacio, según dijo su director y consejero delegado, Max Hollein.

“La cultura no es una historia lineal ni una calle de un solo sentido, y de eso trata el museo. Esto es lo que el Met va a celebrar aún más, y eso conectará con nuestras diferentes audiencias”, entre ellas la hispana, muy presente en Nueva York -su público clave- y en su plantilla, donde representa “un 17 %”, dice.

El director del Met desde hace seis años concede una entrevista enfocada en la importancia del arte latinoamericano en el museo, caminando con soltura por una sucesión de galerías excepcionalmente vacías en miércoles, día de cierre al público, y donde rebota el eco de los pasos y los saludos del personal.

Durante su liderazgo, Hollein (Viena, 1969), consejero delegado desde hace un año, ha incidido en que el museo debe ser “universal”, ha diversificado la plantilla y ha hecho destacar el “intercambio” entre culturas que alimenta el arte frente al “punto de vista eurocéntrico” habitual en las colecciones.

El ala Rockefeller acogerá unos 4.000 objetos en galerías dedicadas al arte antiguo de las Américas, de África y de OceaníaEl ala Rockefeller acogerá unos 4.000 objetos en galerías dedicadas al arte antiguo de las Américas, de África y de Oceanía

“En medio de lo que llamamos galerías de pinturas europeas, hay ejemplos sobresalientes de pinturas mexicanas”, señala Hollein en una sala sobre “las Américas españolas” que ejemplifica ese “entendimiento complejo” del cruce de culturas en siglos pasados.

Las galerías europeas reabrieron a finales de 2023, tras unas obras de cinco años y 150 millones de dólares, y ahora el Met apuntala la transformación de otra importante zona: el ala Michael C. Rockefeller, que volverá en la primavera de 2025 tras un proyecto de casi cuatro años y 70 millones de dólares.

El ala Rockefeller acogerá unos 4.000 objetos en galerías dedicadas al arte antiguo de las Américas, de África y de Oceanía, y a las primeras corresponde “un tercio”, incluyendo artes prehispánicas, fruto de décadas de coleccionismo y de “sólidas relaciones” con todos los países de la región, desgrana Hollein.

“Es un momento que refleja los intercambios, las colaboraciones y la celebración continua del arte mexicano y el arte latinoamericano aquí en el Met y en todas partes”, vaticina sobre ese estreno, para el que no se ha anunciado fecha concreta.

Grabado mexicano que se expondrá en septiembre con el nombre de "Carteles mexicanos de vanguardia" en el METGrabado mexicano que se expondrá en septiembre con el nombre de «Carteles mexicanos de vanguardia» en el MET

“Me gustaría que se vea como un intercambio tremendamente colegiado, que refleje la erudición de nuestros colegas, especialmente de Latinoamérica”, comenta.

A corto plazo, el museo ultima la exposición Grabados Mexicanos de Vanguardia que abrirá el 12 de septiembre con 130 objetos de su colección, de los siglos XVIII a XX, con artistas emblemáticos como José Guadalupe Posada, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Leopoldo Méndez.

Hollein muestra un adelanto en una sala para investigadores y señala una pieza del ilustrador nacido en Francia Jean Charlot, iniciador del vasto “repositorio” del Met, y destaca la expresión artística de las obras y su discurso político, que conecta con los tiempos actuales “de activismo y gran división social”.

El museo también ha divulgado planes de exponer a principios de 2025, por separado, más grabados mexicanos que fueron donados por la familia Pinkowitz este año.

El director del Museo Metropolitano de Arte New York, Max HolleinEl director del Museo Metropolitano de Arte New York, Max HolleinEFE

El líder del Met asegura que la institución, equilibrada entre “legado” y “evolución”, va en una “buena trayectoria”, y aplaude también la labor de investigación sobre la procedencia de sus obras que realiza un grupo específico de 11 profesionales, el más grande de este tipo en un museo.

Hollein, que ha aludido en el pasado a un pequeño porcentaje de orígenes dudosos entre 1,5 millones de piezas, indica que esa labor abarca objetos de Latinoamérica y sigue “dando resultados”, desde restituciones si se confirma ilegalidad, hasta nueva información sobre las obras, becas o acuerdos con países.

Entre los planes a largo plazo para el Met, Hollein adelanta que en los próximos ocho años se “cambiará, replanteará y reinstalará un cuarto de la colección entera que está a la vista”, y agrega que “la primera gran manifestación de esto será la reapertura del ala Rockefeller”.

Fuente: EFE. Fotos: EFE/ Ángel Colmenares

Banksy y su misteriosa saga de “arte animal” asombran y confunden a Londres

Fuente: Infobae – Cabras, monos, elefantes, lobos y pelícanos: el célebre artista anónimo plasmó esta semana una serie particular de obras. Expertos y fans especulan sobre el mensaje oculto detrás de cada una de ellas.

Primero vino la cabra montesa, parada en un saliente precario. Luego vinieron dos elefantes juguetones – seguidos por tres monos balanceándose. El jueves, un lobo aullando sobre una antena satelital (una obra ¿robada? una hora después de emplazada), y el viernes, dos pelícanos alimentándose de peces encima de un bar de “fish and chips”. El famoso artista callejero anónimo Banksy está deleitando e intrigando a la ciudad de Londres este verano, con cinco obras de arte con temática animal que aparecieron en sucesión durante esta semana.

El artista de Bristol, que mantiene su identidad envuelta en secreto, se comunica con el público a través de sus murales y plantillas de grafiti distintivos. Su trabajo a menudo lleva mensajes políticos o, a veces, parece diseñado solo para divertirse un poco. Nadie lo sabe porque él no dice nada más.

Esta semana, parece estar explorando una serie con temática animal, y todas las obras se han compartido en su página oficial de Instagram sin ningún título o contexto, lo que ha provocado especulaciones tanto de observadores como de expertos en arte sobre su significado y lo que podría venir después.

Daniel Lloyd-Morgan dibuja la obra de Banksy del viernes 9 de agosto: dos pelícanos comiendo peces sobre Bonners Fish Bar, en Walthamstow (Foto: REUTERS/Toby Melville).Daniel Lloyd-Morgan dibuja la obra de Banksy del viernes 9 de agosto: dos pelícanos comiendo peces sobre Bonners Fish Bar, en Walthamstow (Foto: REUTERS/Toby Melville).REUTERS

“Es muy inusual en el arte de Banksy presentar una serie de obras de esta manera”, dice el profesor Paul Gough, vicecanciller de la Arts University Bournemouth, en comentarios enviados por correo electrónico el jueves. “Creo que esto está conduciendo a algo bastante sustancial”, agregó, prediciendo una “gran revelación” para el fin de semana.

El tema animal comenzó el lunes cuando apareció una cabra montesa pintada aparentemente tambaleándose en un saliente pequeño y precario, con rocas cayendo debajo a la vista de una cámara de seguridad real. La cabra montesa fue pintada cerca de Kew Bridge en Richmond, al sudoeste de Londres, y se compartió el lunes con los casi 13 millones de seguidores de Instagram de Banksy.

“El chivo expiatorio?” escribió un seguidor en línea tratando de interpretar la imagen. Otros especularon que podría tratar sobre una sociedad de vigilancia, la guerra en Oriente Medio o la protección de los derechos de los animales.

La "cabra" de Banksy, en una esquina del barrio de Kew, municipio de Richmond upon Thames, inició la serie el lunes 5 de agosto (Foto: REUTERS/Toby Melville)La «cabra» de Banksy, en una esquina del barrio de Kew, municipio de Richmond upon Thames, inició la serie el lunes 5 de agosto (Foto: REUTERS/Toby Melville)REUTERS

Tan solo 24 horas después, los fanáticos fueron obsequiados con un par de elefantes en la cuenta de Instagram de Banksy. Los mamíferos parecen colgar fuera de dos ventanas tapiadas en Chelsea, apuntando sus trompas el uno al otro juguetonamente. Un elefante parece tener colmillos. “Caminando y ignorando ‘el elefante en la habitación’…” fue la interpretación de un fan en línea.

El miércoles, el artista compartió una imagen de tres monos que parecen balancearse en un puente ferroviario en la moderna área de Shoreditch, en el este de Londres. El trío de monos se balancea de sus brazos y colas a una altura en la concurrida zona comercial, con algunas especulaciones en línea de que aluden al proverbio “No ver el mal, no oír el mal, no hablar del mal”.

Luego, el jueves, llegó la imagen de un lobo, que parece aullar a la luna, representado en una antena parabólica sobre una tienda en el barrio de Peckham, en el sur de Londres. “¡El zoológico de Londres por Banksy!” escribió un fan sobre la obra. El viernes, dos pelícanos comen peces justamente encima de un restaurante especializado en el plato típico del gusto londinense: fish and chips (pescado y papas fritas). La diputada laborista Stella Creasy de la circunscripción de Walthamstow, celebró en X el nuevo grafiti con el que el barrio había amanecido y agradeció al artista haber aportado “un poco de magia” a sus calles.

La cuarta obra de la saga "animal" de Banksy en Londres fue robada horas después de haber sido emplazada (Foto: Raúl Bobé/EFE).La cuarta obra de la saga «animal» de Banksy en Londres fue robada horas después de haber sido emplazada (Foto: Raúl Bobé/EFE).

Gough, el experto en arte que ha negado los rumores online de que él es, de hecho, Banksy, dijo que el enigmático artista callejero utiliza regularmente animales en su arte, incluyendo chimpancés, ratas, perros y focas, entre otros. Lo hace generalmente “para transmitir mensajes urgentes sobre cuestiones medioambientales, amenazas al hábitat y el impacto del cambio climático”, dice. “Pero también son metáforas poderosas para el estado de la política global y el mundo problemático que hemos creado”.

De la serie actual, Gough señala que Banksy “está creando un menagerie de animales, un bestiario de bestias, que seguirá captando la atención y elevando las apuestas – es el marketing de Banksy en su mejor y más impactante forma, construyendo una enorme expectativa”.

Los elefantes de Banksy, la obra del martes 6 de agosto en el barrio londinense de Fulham (Foto: REUTERS/Mina Kim)Los elefantes de Banksy, la obra del martes 6 de agosto en el barrio londinense de Fulham (Foto: REUTERS/Mina Kim)REUTERS

El artista y conferenciante Benedict Carpenter van Barthold tiene su propia interpretación. “Las nuevas piezas de Banksy sugieren que Londres es un zoológico, donde no está claro si somos los visitantes o los animales,” escribió en un correo electrónico. “Estas nuevas obras tienen un sentimiento más juguetón en comparación con sus trabajos anteriores, y no llevan el mismo tono urgente… Será interesante ver hacia dónde se dirige.”

A pesar de ser un nombre conocido, Banksy ha logrado mantener su anonimato desde que saltó a la fama en los años 90. Las obras del artista callejero se venden por millones y aparecen en todo el mundo, causando un gran revuelo en el mundo del arte y en las redes sociales, incluyendo en Estados Unidos, Ucrania, Gaza y Cisjordania, y con frecuencia en Reino Unido. Una versión de una sus imágenes más populares, una niña alcanzando un globo en forma de corazón, se vendió en una subasta por $1.4 millones en 2018. En la reventa, luego de que el artista la destruyera parcialmente, la obra se vendió por más de $25 millones en 2021.

Para Gough, los últimos murales con temática animal tenían un mensaje edificante: “Dado el actual estado de penuria del mundo, es tan gratificante que aún querramos hablar sobre el poder de lo visual y el papel que los artistas pueden desempeñar en recordarnos nuestros valores humanos.”

Fuente: The Washington Post

Hallan en los cuadros de Leonardo Da Vinci bacterias, hongos y ADN humano

Fuente: Clarín – Leonardo da Vinci es famoso por sus obras de arte elaboradas y matizadas e ideas tecnológicas avanzadas. Pero una nueva investigación ha revelado otro nivel de complejidad en sus dibujos: un mundo oculto de diminutas formas de vida en sus obras de arte, explica Science Alert."La virgen de las rocas", una de las dos versiones de la pintura de Leonardo Da Vinci, en el Louvre.«La virgen de las rocas», una de las dos versiones de la pintura de Leonardo Da Vinci, en el Louvre.

Los investigadores dijeron que los hallazgos podrían ayudar a construir un «catálogo» de microbiomas para obras de arte. Cada una de las piezas tenía una colección de microbios lo suficientemente única como para que los investigadores pudieran haberla identificado nuevamente más tarde simplemente a partir de un estudio de su biología microscópica.

Y los microbiomas de los dibujos tenían suficientes elementos clave en común para ayudar a los investigadores a detectar falsificaciones en función de las diferencias en sus microbiomas, o incluso dibujos auténticos que se habían almacenado en diferentes condiciones a lo largo de los siglos.

Los investigadores también demostraron que los dibujos de Da Vinci tenían un microbioma significativamente diferente al esperado, con muchas bacterias y ADN humano, probablemente una consecuencia de siglos de manipulación por parte de restauradores de arte y otras personas, informa Science Alert.El hombre de Vitruvio otra obra maestra de Da Vinci en el Louvre.El hombre de Vitruvio otra obra maestra de Da Vinci en el Louvre.

Los microbios que hacen que el papel se degrade con el tiempo también estaban presentes, lo que demuestra por qué los esfuerzos de esos restauradores habían sido necesarios.

El estudio equivale a un ejercicio de prueba de concepto, que muestra cómo los microbiomas podrían, en el futuro, revelar historias inesperadas de ciertas obras de arte o ayudar a detectar falsificaciones.

Bacterias, hongos y ADN humano

Los investigadores examinaron el material biológico microscópico, vivo y muerto, en siete de los dibujos «emblemáticos» del maestro, y encontraron una diversidad inesperada de bacterias, hongos y ADN humano.

La mayor parte de ese material probablemente aterrizó en los bocetos mucho después de la muerte de Da Vinci hace 503 años, por lo que el ADN (o la mayor parte al menos) probablemente provenga de otras personas que han manejado los dibujos a lo largo de los siglos y no del propio erudito. Pero los materiales biológicos recién descubiertos tienen una historia que contar, indica Science Alert.

La mayor sorpresa, escribieron los investigadores, fue la alta concentración de bacterias en los dibujos, especialmente en comparación con los hongos."Salvator Mundi", la obra de Da Vinci vendida a más alto precio (AFP).«Salvator Mundi», la obra de Da Vinci vendida a más alto precio (AFP).

Estudios anteriores han demostrado que los hongos tienden a dominar los microbiomas de los objetos de papel como estos dibujos, pero, en este caso, estaba presente una cantidad inusualmente alta de bacterias de humanos e insectos (probablemente moscas que hicieron caca en el papel en algún momento).

«En conjunto, los insectos, los trabajadores de la restauración y la localización geográfica parecen haber dejado un rastro invisible a la vista en los dibujos», dijeron los investigadores en un comunicado, dice Science Alert.

«Pero es difícil decir si alguno de estos contaminantes se originó en el momento en que Leonardo da Vinci estaba esbozando sus dibujos».El análisis de los microbios en los dibujos de da Vinci permite hacer un seguimiento de los lugares por los que se movieron y las restauraciones a las que se sometieron (EFE).El análisis de los microbios en los dibujos de da Vinci permite hacer un seguimiento de los lugares por los que se movieron y las restauraciones a las que se sometieron (EFE).

Es probable que la mayor parte de ese ADN provenga de personas que restauraron el trabajo a partir del siglo XV. El equipo no ha analizado el material genético con el nivel de detalle necesario para ver de quién podría haber venido específicamente, informa Science Alert.

Los investigadores utilizaron una nueva herramienta llamada Nanopore, un método de secuenciación genética que descompone y analiza rápidamente el material genético, para realizar el estudio detallado de los diferentes materiales biológicos.

Los mismos investigadores han estudiado microbiomas artísticos en el pasado para determinar cómo se almacenaron las estatuas que fueron recuperadas de los contrabandistas mientras estaban escondidas. En el futuro, dijeron, esta técnica podría revelar nuevos detalles de las historias de obras de arte incluso bien estudiadas.

¡Sorpresa! Dos obras de arte “animal” de Banksy aparecen en Londres en menos de 24 horas

Fuente: Clarín – El célebre artista urbano británico conocido como Banksy confirmó este martes la autoría de una nueva obra de arte en la pared de un edificio del suroeste de Londres, apenas 24 horas de desvelar otro de sus grafitis. En una publicación en Instagram, el artista subió una fotografía de su creación, en la que aparecen dos elefantes asomando la cabeza y mirándose entre sí a través de dos ventanas tapiadas de un edificio del barrio londinense de Chelsea.

El grafitero, cuya identidad se desconoce, ya había revelado este lunes una nueva pintura en Richmond, también al suroeste de la capital británica, protagonizada por una cabra en lo alto de una cornisa de la que se desprenden varias rocas mientras una cámara real de vigilancia apunta a ella.

El ‘modus operandi’ de Banksy siempre es el mismo: sube una fotografía para confirmar que es el autor de la pintura y el resto lo deja a la imaginación de sus más de doce millones de seguidores, que especulan sobre si a estas dos creaciones forman parte de una serie de arte «animal» y si les seguirán más en las próximas horas y días.

Elefante en un bazar

Sobre esta última pieza del artista basado en Bristol (suroeste de Inglaterra), en redes sociales algunos sugieren que se trata de la representación gráfica de la expresión metafórica del «elefante en el bazar», que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida.Una persona pedalea cerca de una nueva obra de arte del artista británico Banksy, en Kew, al oeste de Londres, Gran Bretaña, 5 de agosto de 2024. REUTERS/Toby MelvilleUna persona pedalea cerca de una nueva obra de arte del artista británico Banksy, en Kew, al oeste de Londres, Gran Bretaña, 5 de agosto de 2024. REUTERS/Toby Melville

En cuanto a la obra de este lunes, los curiosos que se acercaron para verla tras conocer la noticia interpretaron que Banksy, con la cabra montesa en la cornisa, quería representar que la raza humana está al borde de la extinción o señalar la falta de privacidad en los espacios públicos, al colocar una cámara de circuito cerrado.

Estas dos obras confirman la vuelta de Banksy a su lienzo predilecto, las calles de Londres, donde no había actuado desde el pasado marzo, cuando roció pintura verde en una pared, detrás de un árbol podado, creando la ilusión óptica del follaje y con una plantilla de una persona sosteniendo un rociador junto a ella.

Banksy es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo y sus obras son muy cotizadas, llegando a alcanzar decenas de millones de euros en subastas.

Con información de EFE.

Tres muestras de la argentina Annemarie Heinrich deslumbran en Berlín

Fuente: Clarín – Tres muestras de la reconocida fotógrafa argentina nacida en Alemania Annemarie Heinrich se exponen por primera vez en Berlín y recogen su trabajo desde la experimentación con técnicas fotográficas hasta su defensa de las mujeres y la literatura de la época a través del arte fotográfico.

Heinrich fue la principal exponente en Latinoamérica de un género dentro de las artes visuales que creció con el desarrollo de la industria cultural de la época y a su vez fue protagonista y testigo del periodo de profunda transformación en el rol de la mujer.

La primera exposición se realiza en el marco 30º aniversario del hermanamiento entre Berlín y la ciudad de Buenos Aires. Está compuesta por más de 120 fotografías que retratan la escena artística de ambos países entre 1933 y 1987 y se presentan en tres sedes simultáneamente.

Esta muestra quedó inaugurada el 18 de julio en la Willy-Brandt-Haus – Galerie I, en el moderno edificio lo que fue la sede del partido de centroizquierda SDP, construido en los 90. En el Instituto Ibero-Americano (IAI), el jueves 19 inauguró De Berlín a Buenos Aires: la fotógrafa Annemarie Heinrich y la vida literaria argentina."El deseo de Annemarie fue lograr exponer sus obras en la ciudad alemana que la vio crecer", dijo a EFE el hijo de la fotógrafa, Ricardo Sanguinetti (c). EFE/ José Manzaneque«El deseo de Annemarie fue lograr exponer sus obras en la ciudad alemana que la vio crecer», dijo a EFE el hijo de la fotógrafa, Ricardo Sanguinetti (c). EFE/ José Manzaneque

Mientras que el 4 de septiembre se inaugurará en la Embajada Argentina en Alemania Annemarie Heinrich: Berlín – Buenos Aires – Berlín, con la serie Tabarís, una de sus primeras series comerciales realizada entre 1935 y 1941, con las estrellas del célebre centro de diversión nocturna de la clase alta y bohemia porteña.

En el marco de estas muestras, se presenta además Inkomplett, un nuevo libro sobre su trabajo, editado por Paripé books, con texto de Agustín Perez Rubio.

«El deseo de Annemarie fue lograr exponer sus obras en la ciudad alemana que la vio crecer y dar a conocer su trascendental trabajo más allá de Latinoamérica», dijo el hijo de la fotógrafa, Ricardo Sanguinetti.

Mujeres

La muestra expone por primera vez las fotografías recuperadas de un archivo que Heinrich capturó durante sus viajes y conservó para sí misma en una carpeta que tituló «Mujeres».

Esta colección de fotografías se centra en el trabajo femenino de la época, pues la fotógrafa documentó, entre otras profesionales, costureras, hilanderas, enfermeras y pescadoras en su ambiente natural.

Los retratos muestran mujeres libres y seguras de sí mismas, contrario de la representación femenina de la época de mujeres relegadas al ámbito doméstico.

«Ella entró en una industria cuando la mayoría por no decir todos eran varones», agregó Sanguinetti y confirmó que «usó pantalones por comodidad» ignorando que con ello produciría interrogantes en la comunidad femenina.

Annemarie fundó la primera agrupación fotográfica en Latinoamérica que llamó «La carpeta de los diez» y constaba de 10 fotógrafos profesionales que se agrupaban y discutían sobre sus propias obras y las analizaban de modo conjunto.

Sanguinetti agregó que su madre quería comprobar qué efecto producían sus imágenes en el público y en el ambiente fotográfico de la época."Muestra Museo MAR enero 2021". Annemarie Heinrich
 Foto Gentileza Museo MAR«Muestra Museo MAR enero 2021». Annemarie Heinrich Foto Gentileza Museo MAR

Además la retratista argentina experimentó con técnicas y recursos tanto en la toma como en el revelado incluyendo solarizaciones, duplicaciones o exposiciones múltiples con ello trascendió la herencia de las vanguardias europeas de comienzos de siglo a otros horizontes en latinoamérica.

«Utilizaba la máquina fotográfica con mayor libertad. También desarrolló la capacidad de manejar la luz de faroles y sombras de estudio», comentó su hijo en una entrevista en el Willy-Brandt-Haus, edificio berlinés que acoge la exposición.

Contribuciones al arte

La exhibición recorre los diferentes géneros que abordó a lo largo de su carrera, desde los retratos que le dieron reconocimiento, su controvertida visión con los cuerpos desnudos, la expresión en los movimientos de las manos y hasta experimentos con paisajes tomados durante sus viajes.

Entre el año 1933 y 1987, logró capturar retratos de personalidades como el poeta chileno Pablo Neruda, el escritor argentino Jorge Luis Borges, la primera dama de Argentina, Eva Perón y la actriz Tilda Thamar, entre otros reconocidos personajes de la época.

Mediante el trabajo lumínico y el retoque sobre el negativo otorgaba a los rostros un carácter escultural y los convertía en una imagen idealizada y en el caso de las mujeres esto ayudó a construir una nueva concepción de la mujer moderna."El deseo de Annemarie fue lograr exponer sus obras en la ciudad alemana que la vio crecer", dijo a EFE el hijo de la fotógrafa, Ricardo Sanguinetti (c). EFE/ José Manzaneque«El deseo de Annemarie fue lograr exponer sus obras en la ciudad alemana que la vio crecer», dijo a EFE el hijo de la fotógrafa, Ricardo Sanguinetti (c). EFE/ José Manzaneque

Con la exposición de sus obras Ricardo Sanguinetti espera que el trabajo de Annemarie sea reconocido internacionalmente y agradeció a su vez el apoyo de las instituciones participantes.

«Estamos contentos de cómo se desarrolló este proyecto, con efecto dominó, en un lugar donde no se le conoce pero que con esta exposición se le va a conocer más», concluyó Sanguinetti.

Con información de EFE.

Brillante exposición de artistas surrealistas argentinos

Fuente: Ámbito – La muestra, curada por Gabriela Aberastury y Silvio Oliva Drys, celebra el centenario del movimiento fundado por André Breton con 70 obras de 39 pintores. Se realiza en Punto Azul, Museo de Sierras Bayas.

“Ni son todos los que están, ni están todos los que son” es la introducción al texto de “Vigencia del Surrealismo”, exposición que tiene lugar en Punto Azul-Museo de Sierras Bayas (Olavarría). Sus autores y también curadores, Gabriela Aberastury y Silvio Oliva Drys, señalan que esta muestra “es el resultado de la inquietud que habitaron nuestras charlas en torno del arte argentino”.

La adopción de un movimiento surgido en Europa en 1924 cuando el poeta francés André Breton (1896-1966) publicó un tratado en el que condenaba la moda del realismo y la racionalidad. En su famoso manifiesto decía: “La mera palabra ‘libertad’ es la única que todavía me entusiasma” y lo define como: automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente o por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

En sus comienzos estaba orientado hacia la literatura y la filosofía. Breton, que al principio era escéptico acerca de sus posibilidades, en su ensayo “Surrealismo y la pintura” inicia su categorización y justificación ya que la pintura tiene acceso a cada vez más complejas realidades que el mundo empírico.

Cuando René Magritte (1898-1967) ve una reproducción de un cuadro de De Chirico se independiza de todos los ismos por los que había transitado, se instala en París y se relaciona con Eluard, Breton, Arp, Miró, Dalí, señaló que “la pintura que merece ser llamada el arte de la similitud, permite la descripción gráfica de un pensamiento que pueda convertirse en algo visible”.

El surrealismo llegó a su final cuando en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, aunque Breton no lo daba por muerto. Los problemas planteados no estaban resueltos; por ejemplo, el de la experiencia subjetiva, lo inconsciente y lo consciente, el individuo y la sociedad, la espontaneidad y la teoría, el arte y la vida.

Una de las obras de Sergio Camporela expuestas en la muestra

Una de las obras de Sergio Camporela expuestas en la muestra «Vigencia del surrealismo»

Centenario

Esta breve introducción es necesaria ya que el surrealismo cumple 100 años. Y en todo el mundo hay muestras relativas a este movimiento que dio figuras como Dalí, Magritte, Miró Picasso, Ernst, Tanguy, Man Ray, Pevsner y Klee, entre tantos otros.

Es de destacar que este museo, recientemente inaugurado, haya aceptado el reto de esta iniciativa ya que la muestra está dedicada a artistas argentinos, muchos de ellos comenzaron en la década del 30 influidos por el manifiesto bretoniano.

Fechadas 1929 hasta el presente, es muy abarcativa y está compuesta por 70 obras pertenecientes a 39 artistas, no todos con una imagen puramente surrealista, sino que al pertenecer a distintas generaciones, algunos bordean imágenes oníricas, otros apelan a lo fantástico por lo que el espectro es muy amplio.

Se ha rescatado la obra de Eolo Pons (1914-2007), un paisajista del Norte argentino que con su espíritu inquieto incursionó por distintas tendencias y produjo en 1938, entre otras, “La muerte del patinador” aquí expuesta, de neto cuño surrealista.

Hay obra de Ideal Sánchez (1923-1989) que fuera integrante del Grupo Orión. Tanto Pons como Sánchez fueron discípulos de Lino Enea Spilimbergo, que había realizado aguafuertes sobre un texto en prosa “Interlunio” (1937) del poeta argentino Oliverio Girondo que abrevó en el simbolismo y el surrealismo.

En Azul había nacido Alberto López Claro (1882-1952), conocido por su seudónimo Claudio Lantier, cuya obra estuvo marcada por un “impulso melancólico, complejo y apesadumbrado por el devenir universal”. No debe soslayarse que fue el poeta, dramaturgo, crítico e historiador del arte Aldo Pellegrini (1903-1973) el fundador del primer grupo surrealista de artistas argentinos en Sudamérica. En 1967 organizó en el Di Tella la importante muestra “Surrealismo en la Argentina” y también fue portavoz de los primeros abstractos en nuestro país.

Figuran obras de Pedro Pont Verges (1924-2003), artista de versátil trayectoria, Juana Butler (1928-2017) que participó en importantes muestras “Tendencias surrealistas” y “Homenaje a Battle Planas”. El crítico Damian Bayón calificó su surrealismo de “tardío” y “fantástico”.

Obras de Víctor Chab de 1970-2001, de Noé Nojechowicz (Polonia, 1923-Buenos Aires, 1998) de quien Aldo Pellegrini señaló que “un imperceptible estremecimiento recorre toda la estructura de sus cuadros como si por ellos circulara la sangre del misterio”.

Se destacan las obras de Ana Tarsia (1931-2017), Hugo Sbernini (1942-2019) y sus característicos desdoblamientos, Sergio Camporeale , uno de los fundadores del Grupo Grabas, referente muy importante del grabado argentino; Armando Sapia (1942-2023) con su sutil línea irónica que invita a la complicidad del contemplador, los personajes solitarios y enigmáticos de Zdravko Ducmelic (Croacia, 1923-Buenos Aires,1989) muy cercano al surrealismo de Roberto Aizenberg, ilustró poemas de Girri y de Borges, a quien lo unía una gran amistad.

Se incluyen en esta relevante muestra Gabriela Aberastury, Angú Vázquez, Alicia Díaz Rinaldi, Norma Bessouet (1940-2018), Jorge Diciervo, Juan Doffo, Leo Tavella, artistas de vasta trayectoria nacional e internacional. Emilio Reato (1962), Germán Wendel (1968) Sergio Bazán (1962), Mónica Rojas (1964) fueron convocados a esta muestra no sólo por su destacada realización sino por las insólitas y no convencionales propuestas.

(Cierra a fines de septiembre. Rua Barros 2356 Sierras Bayas, Olavarría).